Survey
* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project
* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project
MUSEUMTOUR 08 Les nouveaux musées d’art aux Etats-Unis Les nouveaux musées d’art aux Etats-Unis New art museums in United States Chloé Duflos & Augustin Cornet MUSEUMTOUR 08 Les nouveaux musées d’art aux Etats-Unis New art museums in United States Chloé Duflos & Augustin Cornet Cet ouvrage est issu d'une recherche financée par la Bourse Delano-Aldrich/ Emerson parrainée par The American Institute of Architects avec le soutien de l'Académie d'Architecture. Ce projet a également fait l'objet d'un site internet: www.museumtour08.com. This book is the result of a research funded by the Delano and Aldrich/Emerson Fellowship sponsored by The American Institute of Architects with the support of the Academie d'Architecture. This project is also a website: www.museumtour08.com. © 2010 MUZ Architecture Chloé Duflos & Augustin Cornet I www.muzarchitecture.com 2 Sommaire I Contents 4 Introduction I Introduction 6 Parcours I Route 8 Liste des musées I List of museums 10 Financement I Financing 18 Contexte I Context 36 Diversité I Diversity 50 Image I Image 72 Architecture I Architecture 104 Exposition I Exhibition 114 Conclusion I Conclusion 117 Annexes I Appendix 129 Fiches musées I Museums sheets 223 Carnets I Sketchbooks 243 Bibliographie I Bibliography 3 Introduction Constat Depuis le début des années 80, les musées sont entrés dans l’ère de la mondialisation et de la consommation. Ils ont vu leur fréquentation augmenter de façon exponentielle dans toutes les grandes villes du monde. Ce public de masse a conduit le musée à se reformuler intégralement : il s’est remis en scène en devenant un des acteurs principaux de la ville contemporaine. Chaque nouvelle construction, extension ou réhabilitation mobilise l’attention des médias et met tour a tour sous les feux de la rampe telle ou telle ville, telle ou telle institution, tel ou tel architecte. Effet Bilbao En 1997, l’ouverture du musée Guggenheim à Bilbao (Frank Gehry) transforme l’image de la ville basque post-industrielle et la fait rentrer dans le giron du tourisme international : la première année, plus d’un million de touristes visitent le musée. La double leçon est claire : le musée est devenu un outil marketing stratégique pour une ville et les villes ne peuvent plus se passer de cet outil. Si l’effet spectaculaire de Bilbao n’est probablement pas reproductible, il a guidé de nombreux projets en devenant l’icône d’une campagne de construction sans précédent (à part peut-être l’apparition des gares au XIXème siècle) qui interroge, dans sa complexité, l’évolution de nos sociétés, de nos modes de vies, de nos villes et de nos institutions politiques. Etude Notre étude, réalisée grâce à la Bourse Delano-Aldrich /Emerson, porte sur les nouveaux musées d’art aux Etats-Unis. Au cours d’un voyage de 9 mois à travers le pays (de Février à Octobre 2008), nous avons visité tous les musées construits ou ayant fait l’objet d’une extension ces 10 dernières années à notre connaissance. Notre étude repose sur la visite réelle de chacun de ces bâtiments pour dépasser la connaissance de papier que nous en avions. Nous sommes convaincus que la visite des bâtiments permet d’expérimenter simultanément les multiples aspects de l’architecture (plan, élévation, échelle, site, odeurs, matérialité, ...) sans qu’ils ne soient disséqués ou déformés dans des livres ou des magazines. Nous avons donc répertorié et visité, sans jugement a priori hormis la date de construction, 73 musées d’art répartis dans plus de 44 états: il s’agit principalement d’extensions (32) et de bâtiments neufs (32) mais également 8 réhabilitations. Nous avons relié tous ces bâtiments par la route, en dessinant et en prenant le temps de rencontrer les personnes impliquées dans ces projets : conservateurs, architectes, maîtres d’ouvrage,... L’idée était, par le bais de ces bâtiments emblématiques, de nous imprégner d’un pays, de la richesse de ses paysages et de l’identité de ses villes. Notre analyse inclue donc des questions à la fois universelles et intemporelles par rapport aux musées mais également les spécificités américaines toutes particulières. 4 Introduction Statement Beginning in the 80’s, museums entered the era of globalization and consumption. In all major cities in the world, museum attendance has grown exponentially. In order to address this new mass audience issue, museums have gone through profound changes and have become a characteristic (prototypical?) public space of the contemporary city. Each new construction, expansion or rehabilitation draws media attention and brings into the limelight a city, an institution, or a particular architect. The Bilbao effect In 1997, the opening of Frank Gehry’s Guggenheim Museum in Bilbao changed the image of the post-industrial Basque city and allowed it to become a destination on global international tourism routes. During its first year of operation, over a million tourists visited the museum. The lesson seems clear: the museum has become a strategic and indispensable marketing tool for cities. The spectacular impact of Bilbao’s museum is not to be easily reproduced, but it has influenced a large number of projects, involving museums intended to shape and transform the image a city. The Guggenheim Museum has become the icon of an unprecedented worldwide museum construction campaign which questions, in its complexity, the evolution of our societies, our lifestyles, our cities, and our political institutions. Study Our study, which was made possible by the Delano and Aldrich /Emerson Fellowship, focuses on new art museums in the United States. During a nine month journey across the country (from February to October 2008), we visited all American museums that have been built or extended during the past 10 years. Our study is based on our visit to each one of these buildings so that we could expand our understanding of each museum beyond what has been written about it. We are convinced that visiting the building is necessary to test multiple aspects of architecture simultaneously (plan, elevation, scale, site, smells, materiality) without having them distorted or dissected by books or magazine articles. We have identified and visited 73 art museums across more than 44 states, including expansions (32), new buildings (32) and rehabilitations (8). By connecting all these emblematic buildings, and drawing and taking time to meet the people behind their construction (curators, architects, clients), we sought to discover a country, its rich landscapes and the identity of its cities. Our analysis therefore includes both universal and timeless issues about museums, as well as American specificities. It is neither an exhaustive nor an objective analysis of the topic. 5 Parcours 6 Route 7 Liste des musées 8 N° CITY MUSEUM YEAR ARCHITECT 1 2 3 4 5 6 7 New York New York New York New York New York New York Beacon New Museum of Contemporary Art MOMA expansion PS1 MOMA American Folk Art Museum Museum of Arts and Design Expansion of the Morgan Library Dia Beacon 2007 1997-05 1995-97 2001 2008 1999-05 2003 8 9 10 Philadelphia Washington Washington 2007 Abandonned project 2007 11 12 13 14 15 Columbus, Ohio Cincinnati Chattanooga Baton Rouge Atlanta 16 17 18 19 Houston Houston Houston Houston 1983-89 2003 2005 2005 1980-83 2005 1982-87 1992-95 1996 1999 Peter Eisenman Zaha Hadid Randall Stout Schwartz and Silver Richard Meier Renzo Piano Renzo Piano Renzo Piano François de Menil Raphael Moneo 20 21 22 Dallas Fort Worth San Antonio 1999-03 1997-02 2006-08 Renzo Piano Tadao Ando Jean-Paul Viguier 23 24 Marfa Phoenix 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Scottsdale San Diego La Jolla Los Angeles Los Angeles Los Angeles Pasadena San Francisco San Francisco 34 35 San Francisco Las Vegas Philadelphia Museum of Art : Perelman Building Corcoran Gallery of Arts National Portrait Gallery and American Art Museum: Roof of the courtyard Wexner Center for Visual Arts Rosenthal Center for Contemporary Art Hunter Museum of American Art Shaw Center for the Arts High Museum of Art Expansion The Menil Collection CY Twombly Gallery Byzantine Fresco Chapel Houston Museum of Fine Arts: Audrey Jones Beck Building Nasher Scupture Center Modern Art Museum The McNay: Jane and Arthur Stieren Center for Exhibitions Chinati Foundation Phoenix Art Museum: Expansion 2 Expansion 3 Scottsdale Museum of Contemporary Art Museum of Contemporary Art San Diego Museum of Contemporary Art La Jolla Getty Center Getty Villa: renovation & expansion Expansion of the Lacma Pasadena Museum of California Art De Young Museum San Francisco Museum of Modern Art Rooftop garden Contemporary Jewish Museum Guggenheim Las Vegas Guggenheim Hermitage Sanaa Yoshio Taniguchi Frederick Fisher Williams and Tsien Allied Works Renzo Piano OpenOffice architects, Robert Irwin Gluckman & Mayner Frank Gehry Foster and Partners 1972-94-2000 1991-96 2001-04 1999 2007 1996 1984-97 2006 2008 2002 1999-05 1992-95 2009 2008 2001 Donald Judd Williams Tsien Williams Tsien Will Bruder Gluckman Mayner Venturi-Scott Brown Richard Meier Machado and Silvetti Renzo Piano MDA Johnson Favaro Herzog &de Meuron Mario Botta Jansen architects Daniel Libeskind Rem Koolhaas Rem Koolhaas List of museums 36 37 38 39 40 41 Denver Denver Laramie Salk Lake City Seattle Seattle Denver Art Museum: Hamilton Building Museum of Contemporary Art American Heritage Center and Art Museum Utah Museum of Fine Art Henry Art Gallery, university of Washington Seattle Art Museum 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Seattle Bellevue Tacoma Tacoma Minneapolis Minneapolis Chicago Chicago Chicago Milwaukee Davenport Des Moines Kansas City Overland Park Saint Louis Saint Louis Saint Louis Detroit Detroit Cranbrook Ann Harbor Cleveland Akron Toledo Corning Williamstown 68 69 70 71 72 North Adams Salem Boston Boston Boston Olympic Sculpture Park Bellevue Arts Museum Tacoma Art Museum Tacoma Museum of Glass Walker Art Center Frederick R Weisman Museum Museum of Contemporary Art Art Institute of Chicago expansion Spertus Museum Milwaukee Art Museum: Quadracci Pavilion Figge Art Museum Des Moines Art Center: 2cd addition Nelson Atkins Museum: Bloch Building Nerman Museum of Contemporary Art Pulizer Foundation for the Arts Contemporary Art Museum Saint Louis Art Museum expansion Detroit Institute of Arts expansion Museum of Contemporary Art Detroit Studio Addition for Cranbrook Academy of Art University of Michigan Museum of Art Cleveland Museum of Art Akron Art Museum Glass Pavilion, Toledo Museum of Art Corning Museum of Glass: 2rd expansion The Clark: Stone Hill Center Conference Center Mass MOCA Peabody Essex Museum Isabella S. Gardner Museum expansion Harvard Art Center: Fogg Museum Institute of Contemporary Art 2000-06 2004-07 1986-93 2000 1993-97 1991 2007 2007 1997-01 1997-2003 2002 2005 1990-93 1991-96 In process 2007 2001 2005 1982-84 1999-07 2005 1992-97 2003 Project (2008-11) 2007 2006 1991-2002 2009 In progress 2000-02 2001-06 1995-99 Phase 1: 2008 Phase 2: 2011 1992-99 2003 In process (2010) In process (2013) 2006 73 Boston Museum of Fine Art expansion In process (2010) Daniel Libeskind David Adjaye Antoine Predock Machado and Silvetti Gwathmey-Siegel Venturi Scott Brown Allied Works Weiss Manfredi Steven Holl Antoine Predock Arthur Erickson Herzog & de Meuron Frank Gehry Joseph Paul Kleihues Renzo Piano Krueck and Sexton Santiago Calatrava David Chipperfield Richard Meier Steven Holl Kyu Sung Woo Tadao Ando Allied Works David Chipperfield Michael Graves Andrew Zago Raphael Moneo Allied Works Raphael Vinoly Coop Himmelb(l)eau Sanaa Smith- Miller Tadao Ando Tadao Ando Brude & Cott Moshe Safdie Renzo Piano Renzo Piano Diller & Scofidio + Renfro Foster and Partners 9 Financement Alors qu’en Europe, les fonds d’origine publique représentent de 60% à 90%, voire plus, du total des ressources des grands musées, aux Etats-Unis: les musées sont financés à 75% par des fonds privés. Une exigence de rentabilité est donc introduite dans le mode de gestion qui a pour effet de rapprocher le modèle d’administration du musée de celui d’une entreprise privée. Quel est le mode de financement des musées américains? Quelles sont les exigences qui découlent d’un mode de financement privé? Quelles sont les conséquences sur l’architecture des musées? 10 Financing While in Europe, public funds represent 60% to 90% or more of major museums’ total resources, in the United States museums are 75% privately funded. This brings the constraint of profit into the method of management and museum administration models come to resemble those of private firms. How are American museums financed? What requirements come from a private method of funding? What are the consequences on museums’ architecture? 11 Financement Le mode de financement des musées américains Il est impossible d’aborder la question des nouveaux musées d’art aux EtatsUnis sans commencer par en expliquer brièvement le mode de financement, bien spécifique au contexte américain depuis les années 70. Le rapport entre les parts respectives d’investissement public et privé dans le budget des musées est quasiment inversé entre l’Europe et les Etats-Unis. Alors qu’en Europe, les fonds d’origine publique représentent entre 60% et 90% du total des ressources des grands musées, aux Etats-Unis, ils n’en représentent en moyenne que 25 %. De plus, compte tenu du fait que les grands musées publics financés intégralement par l’Etat Fédéral sont concentrés à Washington, à travers le complexe de la Smithsonian Institution, on peut dire de façon générale que la part de financement public dans les musées Américains est le plus souvent minime, dans certains cas négligeable. Quant aux ressources des musées américains, seulement un tiers de leurs recettes sont assurées par les visiteurs. En effet, une étude réalisée en 2006 par l’American Association of Museums indique qu’alors que le coût réel moyen d’une visite est de $23.35, un visiteur dépense en moyenne: $6 pour le billet d’entrée, $1.55 à la boutique et $0.81 en nourriture ou boisson, sachant également qu’un tiers des musées américains sont gratuits. Les sources de revenu des musées proviennent donc, comme pour les autres associations à but non lucratif, en grande majorité de fonds privés: des dotations placées en bourse pour 10 % et du mécénat d’entreprise et des dons de particuliers à hauteur de 35 % (sources: American Association of Museums : http://www.aam-us.org/). Le volontariat, très répandu dans les institutions culturelles américaines, permet également de diminuer les frais du musée. Le " fundraising " La collecte de fonds (" fundraising ") est de ce fait devenue l’une des activités principales des musées américains qui y dépensent beaucoup d’argent et d’énergie : pour un dollar de don reçu, un musée dépense en moyenne 0.36 dollar. Les musées sont ainsi amenés à développer en permanence des stratégies de fundraising de plus en plus élaborées et professionnelles. Donors' board in the lobby of The Clark Williamstown, MA Ces stratégies reposent en premier lieu sur le développement des relations personnelles. Il s’agit de construire une communauté autour du musée en organisant des évènements pour les donateurs et les membres du conseil d’administration (" board members "). Tout est mis en oeuvre pour les impliquer le plus possible dans la vie du musée et pour les valoriser en tant que bienfaiteurs de leur communauté. Cela les incitera à maintenir leurs dons et à solliciter ceux de donateurs potentiels car le " fundraising " nécessite d’attirer sans cesse de nouveaux contributeurs. Les entreprises locales sont elles-aussi très sollicitées et sont souvent généreuses avec les institutions culturelles ou éducatives. Cette quête perpétuelle d’argent pousse également les musées à favoriser la culture de masse, en organisant de grandes expositions " blockbusters ". Elles sont destinées à attirer le beaucoup de personnes pour donner le maximum de crédit et de prestige à l’institution, ce qui a terme rendra plus facile la levée de fonds. Mais l’un des moyens les plus efficaces en matière de levée de fonds consiste à entreprendre des programmes de campagne autour d’un projet concret. Cela peut être un accroissement des " endowments " ou l’acquisition d’œuvres d’art mais également l’augmentation du capital foncier (terrain et bâtiments) de l’institution. Conséquences sur l’architecture de ces musées Pour un musée, un projet de construction d’un nouveau bâtiment ou d’une extension est donc l’évènement idéal pour mobiliser l’énergie de donateurs potentiels.Mais pour cela, il est évidemment nécessaire de mettre en place une opération de séduction sur le long terme: pendant l’élaboration du programme, lors du choix du projet et de l’architecte puis au cours de la mise au point du bâtiment. A chacune de ces étapes, il est indispensable de créer des évènements et d’entretenir une image du musée futur qui ai le pouvoir de convaincre les mécènes de donner et re-donner de grandes sommes d’argent. 12 Financing Funding of American museums It is impossible to speak about new American museums without beginning by briefly describing their funding system, which has evolved in a very specific American context since the 1970’s. The ratio between private and public financing in museums’ budgets is reversed between Europe and the United States. Given that the largest American public museums, concentrated in Washington within the complex of the Smithsonian Institution, are entirely funded by the federal government, one can say that the share of public funding in American museums is generally minimal, if not negligible. Only one third of museums’ earned income comes from visitors. In 2006, an American Association of Museums’ survey found that the median cost of a visit is 23.35$, but visitors spend on average: $6 for admission, an additional $1.55 in museum stores and $0.81 for food service. Knowing as well that more than one-third of museums charge no admission at all, the sources of operating income for museums come therefore, like any other non-profit organization, mostly from private funds: investment income accounts for 10% and corporate sponsorship plus charitable donations from individuals, 35%. (Sources: American Association of Museums: http://www.aam-us.org/). Cultural American Institutions have rely on a large number of volunteers, who also help to reduce the museum’s expenditure. Fundraising Fundraising has become one of the major activities of American museums. A museum spends an average of $0.36 raising one dollar of donation. They therefore need to continuously develop more sophisticated and professional strategies for fundraising. These strategies are based primarily on the development of personal relationships. The aim is to build a community around the museum by organizing events for donors and board members. Everything is set up in order to involve them as much as possible in the museum’s life and to honor them as benefactors in their communities. They are then encouraged to maintain their donations and to solicit potential new donors, because the fundraising system needs to constantly attract new donors. Local companies are also very much solicited and are often very generous with cultural and educational institutions. This ongoing quest for money also prompts museums to promote mass culture by organizing "blockbuster" exhibitions. Their goal is to attract as many people as possible which as a result gives maximum credit and prestige to the institution and its funders, and ultimately makes it easier to raise funds. One of the most effective ways of raising money is to undertake programs around a specific project. This may be to increase "endowments" or to acquire new art works, but it can also be to increase the property of an institution. Consequences for museums’ architecture For a museum, a new building or expansion project is ideal for mobilizing potential donors. But fundraising for a new building obviously requires establishing a long term operation of seduction that will encompass the development of the program, the choice of the project and architect, and the actual construction of the building. At each of these stages, it is necessary to create events and to maintain an attractive image of the future museum, which should have the power to convince patrons to give and re-give large sums of money. Hence, the method of private financing has indeed a significant influence on the architecture of these new art museums Program In many cases, museum programs reflect the way they are privately funded. On one hand, often having no access to public subsidies, museums develop their programming without any consultation with municipalities or States. On the other hand, many private protagonists are involved in the development of programs, Donors' list of the Museum of Contemporary Art San Diego, CA 13 Financement Le mode de financement privé a donc une influence considérable sur l’architecture de ces nouveaux musées d’art. Programme Dans de nombreux cas, les programmes des musées reflètent leur mode de financement presque entièrement privé. Tout d’abord, n’ayant souvent pas de subventions publiques, les musées élaborent leur programmation sans aucune concertation avec les municipalités ou les Etats. En revanche, beaucoup d’acteurs privés participent à la conception des programmes et, en particulier les principaux donateurs dont on retrouve toujours la trace dans les bâtiments réalisés au travers des noms donnés aux halls, aux théâtres, aux galeries, aux sanitaires, ou encore avec l’incontournable tableau classant les donateurs en fonction de leur générosité situé dans le hall d’entrée de chaque musée. Parfois, c’est le musée tout entier qui porte le nom d’un généreux mécène. C’est le cas du Davenport Museum of Art (52) qui, à l’occasion de sa délocalisation en centre ville et de la construction d’un nouvel édifice par l’architecte David Chipperfield, a pris le nom des principaux donateurs : V.O. and Elizabeth Kahl Figge, qui ont donné 13.25 M$ du budget de construction de 48.5 M$. Dans le cas du Museum of Contemporary Art de Denver (37), M. Mark Falcone, l’investisseur qui a donné la parcelle sur laquelle le nouveau musée a été construit, est devenu le Président du Conseil d’Administration (" board of trustees "). Il a ensuite construit sa propre maison ainsi qu’une opération de logements attenante au musée. L’impact du financement privé se retrouve de ce fait dans l’organigramme même du musée avec des salons dédiées aux trustees et des salons privés ou encore dans la part de plus en plus importante prise par les espaces de réception destinés à souder la communauté du musée. De même, les pôles éducatifs des musées sont de plus en plus développés. Bien qu’il y ait des avantages fiscaux à donner de l’argent aux musées, les dons ne sont pas intégralement déductibles des impôts. Ils recouvrent aussi une dimension philanthropique très ancrée dans les moeurs de la bourgeoisie américaine ainsi que dans la culture des entreprises qui sont à l’origine des dons les plus importants et pour lesquelles l’un des rôles d’un musée est d’éduquer les populations locales. Choix du projet et de l’architecte Donors' names in the New Museum New York, NY Dans le cas de la construction ou de l’extension d’un musée, ce mode de financement privé implique un aspect nécessairement médiatique et séduisant du nouveau bâtiment pour attirer les dons et enthousiasmer les donateurs actuels du musée. Pour ce faire, beaucoup d’institutions organisent soit des concours sur esquisse soit elles sélectionnent un nombre restreint d’architectes qu’elles vont rencontrer et dont elles vont visiter les projets. Dans les deux cas, ce sont en grande majorité des stars internationales de l’architecture qui sont invitées, tant pour leur pouvoir médiatique que pour leurs références qui rassurent. Ensuite, le choix s’oriente souvent vers un projet qui représente le mieux l’idée que les donateurs ont de leur musée et de leur communauté. Le projet se doit d’être valorisant pour la communauté et si possible faire rêver le maximum de personnes. Construction L’organisation des décisions au sein de l’institution se fait au sein d’une relation entre plusieurs entités. Le Conseil d’Administration ("board of trustees"), constitué soit des donateurs soit de leurs représentants, élit un représentant (" chairman ") qui choisit un directeur. Ce dernier est chargé de recruter le conservateur. Les trustees, non professionnels, se reposent sur la direction du musée pour gérer l’institution et sur le conservateur pour ce qui est de l’enrichissement, de la conservation, de la mise en valeur et de la diffusion des collections. Ceux-ci, en retour, doivent rendre des comptes aux trustees. Lors de la construction d’un nouveau bâtiment, la qualité et la cohérence du projet est extrêmement tributaire de l’équilibre entre ces deux entités formant la maîtrise d’ouvrage qui, à son tour doit trouver un rapport d’équilibre avec l’architecte. Dans cet équilibre, le pouvoir des trustees est prépondérant et il n’est pas rare de voir, dans un bâtiment réalisé, des stigmates de lutte entre l’architecte et les trustees. Par exemple, le Getty Center (28) révèle une ambivalence de goûts esthétiques 14 Financing particularly the major donors whose traces can always be found throughout the buildings by the names given to halls, theaters, galleries, restrooms, or even on the unavoidable board in the lobby of each museum, on which donors are ranked according to their generosity. Sometimes, the museum itself holds the name of a generous patron. This is the case of the Davenport Museum of Art (52), which was relocated and rebuilt in downtown Davenport by British architect David Chipperfield, and changed its name to honor one of its most important donors: (V.O.?) and Elizabeth Kahl Figge, who gave $13.25 million of a $ 48.5 million construction budget. In the case of Museum of Contemporary Art in Denver (37), M. Mark Falcone, the investor who gave the land on which the new museum was built, became Chairman of the Board of Trustees. He then built his own house and a housing project adjacent to the museum. The impact of private funding can naturally be found in the very organization of museums through the private rooms dedicated to trustees or on the increasingly important role taken by the reception areas in gathering the community around the museum. Similarly, educational roles for museums are increasingly being developed. Although there are tax advantages for giving money to museums, donations are not yet fully tax deductible. They are also linked to a philanthropic tradition very much rooted in both American bourgeois customs and firm culture. For these donors who are providing the lion’s share of donations in the United States, one of the main functions of a museum is to educate people. Choice of the project and the architect In the case of construction or extension of a museum, private funding necessarily implies that the new building should be represented in the media and has a striking image in order to attract donations. For that reason, many institutions either organize architectural competitions or select a limited number of architects through an intensive review of their previous projects. In both cases, the museum selects primarily international stars of architecture for both their media impact and their reassuring references. Then, the choice often turns into a project that best represents the idea that donors have of their museum and community. The project must be rewarding for the community and, if possible, make people eagerly anticipate the completion of the new museum. Donors' boards in the lobby of the Museum of Fine Arts Boston, MA Construction The decision process within the institution is realized through a relationship between several entities: the board of trustees- formed of the donors or their representatives- elects a chairman who himself shall elect a director, who is then responsible for recruiting the curator. Because trustees are nonprofessional, they rely on the museum director to run the institution and on the curator for the enrichment, conservation, enhancement and diffusion of the collections. The direction, therefore, is accountable to the trustees. When building a new building, the quality and consistency of the project are extremely dependent on the balance between these two entities on the client side, who must also find equilibrium with the architect. In this balance, the power of trustees is predominant and it is common to see the completed building bearing scars of conflicts between architect and trustees. For example, the Getty Center (28) reveals a contradiction between the aesthetic tastes of the client and those of the architect, Richard Meier. First, there is the stone cladding that seems foreign to the formal vocabulary of Richard Meier, whose the Trustees have rejected the usual white enameled metal panels. Similarly, the client has hired an interior designer, Thierry Despont, to decorate the paintings galleries. There, both the woodwork and molding, and a traditional interior design vocabulary, betray a desire (probably of the client) to give to the rooms a classic character, which is antagonist with the neo-modern atriums designed by Richard Meier. Moreover, the landscaping of the site, with its gardens designed by the artist (not landscape architect) Robert Irwin, does not get along easily with the buildings’ architecture and exacerbates their baroque aspect. In contrast, in some cases when the museum is designed from the private collection of one patron in close relationship with its architect, or when the direction of the museum is united, the dynamic created between the client and the architect can lead to extraordinary results. The Menil Collection (16) in Houston and the Nelson Atkins Museum (54) in Kansas City are two examples which demonstrate a high degree of consistency between demands of trustees and architect’s project. Donors' room in the Royal Ontario Museum Toronto, ON (Canada) 15 Financement au sein de la maîtrise d’ouvrage en contradiction avec l’architecture de Richard Meier. Il y a tout d’abord la pierre de parement qui semble étrangère au vocabulaire formel de Richard Meier, dont les Trustees ont rejeté les habituels panneaux en tôle émaillée blanche. De même, le client a mandaté un décorateur d’intérieur, Thierry Despont, pour dessiner les galeries de peintures. Leurs boiseries, leurs moulures, et tout un vocabulaire traditionnel, trahit une volonté (sûrement du client) de donner un cachet classique aux salles, antagoniste avec l’écriture néomoderne des atriums dessinés par Richard Meier. Enfin, l’aménagement paysager du site, avec des jardins conçus par l’artiste (non paysagiste) Robert Irwin se marie difficilement avec l’architecture des bâtiments et exacerbe leur côté baroque. A l’opposé, dans certains cas où le musée est conçu à partir de la collection privée d’un seul mécène en étroite relation avec son architecte, ou lorsque la direction du musée est unie, la dynamique qui se crée entre la maîtrise d’ouvrage et l’architecte peut mener à des résultats probants. La Menil Collection (16) à Houston et le musée Nelson Atkins (54) à Kansas City sont deux exemples qui font preuve d’une grande cohérence entre les demandes des trustees et le projet de l’architecte. Dans le cas de la Menil Collection, il est frappant de constater l’exactitude avec laquelle Renzo Piano a accompli les volontés de la commanditaire Mme Dominique de Menil, tout en exprimant ses recherches architecturales personnelles. Elle souhaitait " un bâtiment petit de l’extérieur et grand de l’intérieur ", entièrement consacré à la contemplation de l’art et libéré des attributs commerciaux des musées (café, restaurant, librairie, etc...). Elle avait également une vision très précise de l’environnement : elle voulait que le musée soit construit dans un village. Ce "village", elle et son mari se sont consacrés à le constituer bien avant que le projet de musée ne se concrétise. Le bâtiment conçu par Renzo Piano s’y intègre parfaitement grâce à un travail à la fois sur l’échelle du bâtiment et sur le bardage en bois du musée qui est peint du même gris que toutes les maisons du quartier. Cette entente entre l’architecte et le maître d’ouvrage a abouti à la création d’un jardin culturel réussi qui regroupe autour du bâtiment principal de la Menil Collection plusieurs autres espaces d’exposition et des chapelles. Getty Center, Richard Meier (1984-97) Los Angeles, CA 16 Ainsi beaucoup de choix liés à la construction des musées dépendent de leur mode de financement privé et de la réussite des opérations de "fundraising" qui peuvent se reproduire à plusieurs reprises au cours de la construction si les trustees le jugent nécessaire. En effet, le principe même de la levée de fonds, bien que répondant à des objectifs budgétaires, ne limite pas le budget du bâtiment. L’augmentation du prix du bâtiment en cours de chantier peut ainsi être résolu par la levée de nouveaux fonds comme cela a été le cas au musée Nelson Atkins (54) de Kansas City. Si la demande de prestige liée aux musées ainsi que le recours aux grandes signatures de l’architecture font des musées des bâtiments très chers, cette possibilité d’étendre le budget explique une impression récurrente que ces édifices sont construits avec des budgets illimités. En revanche, si la levée de fonds pour la construction d’un musée peut être relativement facile dans une période faste de l’économie, il est parfois difficile de récolter de l’argent pour couvrir les frais de fonctionnement propre de l’institution. Ce fut le cas du Bellevue Art Museum (43) qui a fait faillite et a du fermer ses portes deux années après son ouverture pour ne rouvrir que deux ans plus tard. Selon Michael Monroe, le conservateur du musée depuis 2005, l’échec du musée venait à la fois d’une erreur de programmation et d’un problème de conception technique, mais également d’une impossibilité de lever des fonds supplémentaires une fois l’enthousiasme de la construction passé. Financing In the case of the Menil Collection, it is striking to note the accuracy with which Renzo Piano has accomplished the wishes of his client Mrs. Dominique de Menil, while at the same time expressing his personal architectural research. She wanted “a small building from the outside but big from the inside”, entirely devoted to contemplation of art and free of all average commercial attributes of museums (cafe, restaurant, or bookstore). She also had a clear vision of the environment: she wanted the museum to be built in a village. This "village,” she and her husband built well before the museum project even started. Renzo Piano’s building fits perfectly into it’s surroundings with its scale and its wood cladding of the same grey color as all the houses of the neighborhood. The understanding and communication between the architect and the client has resulted in the creation of a successful cultural garden which includes several other exhibition spaces and chapels around the main building of the Menil Collection. Many choices related to the construction of museums are linked to their private mode of financing and depend on the success of the fundraising operation that can be repeated several times during construction if the trustees deem it is necessary. Indeed, a fundraising campaign is always linked to a budget target but it does not limit the budget of the building. Increase of a building’s price during construction can be solved by raising new funds as was the case in the Nelson Atkins Museum (54) in Kansas City. The demand for prestige along with use of great architectural signatures naturally leads to very expensive buildings. But the possibility of extending the budget explains a recurring impression that these buildings are built with unlimited budgets. If fundraising for new buildings seems relatively easy when the economy is good, it is sometimes difficult to raise money to cover operating costs of the institution. This was the case for the Bellevue Art Museum (43) which went bankrupt and had to close just two years after its opening. According to Michael Monroe, curator of the museum since 2005, the failure of the museum came from a programming error and a technical design problem but also from an inability to raise additional funds once enthusiasm around the building construction waned. Dominique de Menil in front of the Menil Collection 17 Contexte Les dimensions médiatiques, touristiques et urbaines des musées ont des conséquences à l’échelle de la ville. Il est donc intéressant de regarder qui est à l’origine de la construction de ces nouveaux musées. Y-a-t’il un projet ville à l’origine de la création d’un musée? Où sont construits ces nouveaux musées, dans quel type de quartier ou d’environnement s’implantent-ils? Comment s’articule la relation du musée à son contexte ? Entraînent-ils dans leur sillage les intérêts financiers des aménageurs? Certains musées sont-ils devenus la pièce maîtresse d’un dispositif urbain de plus ou moins grande envergure? De quelle façon ce programme peut-il devenir l’accroche d’un projet de paysage, d’un espace public, d’une opération d’aménagement? Quelle est l’origine de la construction d’un nouveau bâtiment? Où s’implantent les nouveaux musées? Quelle est l’influence d’un musée sur une ville ? 18 Context Museums’ issues with media, tourism and urbanism have consequences at a city-wide scale. It is therefore interesting to look at who is making decisions for the construction of these new museums. Is there a "city project" at the beginning of a museum creation? Where are these new museums built, in what kind of neighborhood or environment are they located? What is the relationship between the museum and its context? Are they able to raise developers’ financial interests? Have some museums become the centerpiece of an urban plan? How can a program become a milestone of a landscape project, a public space, or a development project? Where does the construction of a new building starts from? Where are new museums setteling? What is the influence of a museum on a city? 19 Contexte La construction d’un nouveau bâtiment ou d’une extension est une initiative privée Il est intéressant de noter le décalage entre le point de vue européen que nous avions sur la question du contexte avant notre départ et celui que nous avons construit sur place. Il était naturel pour nous que les enjeux liés à la construction d’un musée dans une ville soient pensés en relation avec des projets de plus grande envergure, à l’échelle urbaine, planifiés par la ville. Or, aux Etats-Unis, l’initiative de construire, modifier ou étendre un musée est prise dans la grande majorité des cas par des personnes ou des organisations privées. L’absence de pouvoir public dans le processus de création d’une institution entraîne l’absence d’une pensée dont l’échelle dépasserait celle de la communauté aussi bien en terme d’espace, de temps, que de moyens. Il n’est presque jamais question de mettre la ville sur la carte ni de se placer dans la perspective d’un grand projet urbain. Il s’agit plutôt d’apporter en premier lieu une contribution à la communauté et non à la ville qui, le plus souvent, ne prend qu’une part mineure dans la création et le financement du musée. Certes, dans certains cas, on peut constater un effet de réaction du contexte vis-à-vis d’une intervention architecturale, comme la greffe d’opérations de promotions privées ou bien une gentrification des abords. Mais ces effets restent marginaux d’autant qu’ils se mesurent au contexte urbain étalé des villes américaines. Il s’avère que le choix du site est très rarement effectué en fonction de l’influence escomptée sur son l’environnement. Au contraire, si l’environnement rentre en compte, c’est au sein de la recherche d’un effet de l’environnement sur le musée. Par exemple, lorsqu’un nouveau bâtiment s’installe dans un quartier de musées, il recherche par là à la fois à capter une part de l’affluence des musées existants mais aussi à affirmer son statut institutionnel vis-à-vis de la ville. De même, ce peut être l’histoire, l’esprit ou la localisation du site dans la ville qui peut apporter une valeur ajoutée au bâtiment ou à la collection. C’est le cas du New Museum (1) à New York qui souhaitait bénéficier de l’image branchée du quartier populaire de Bowery. Mais au-delà ce ces considérations, dans la majorité des cas que nous avons étudiés, un nouveau musée correspond à une institution ou à une collection préexistante. La phase de construction d’un nouveau bâtiment ou d’une extension arrive donc dans la vie de l’institution au moment où celle-ci commence à bénéficier d’une certaine maturité qu’elle cherche à manifester au travers d’un projet architectural. Le choix d’un nouveau site est par conséquent souvent lié à l’histoire de l’institution et aux opportunités qui se présentent à elle. Localisation des nouveaux musées Nous avons profité de la quantité des musées visités pour identifier plusieurs types de localisations qui engendrent des rapports différents entre l’institution et son environnement. Musée qui se rattache à un quartier culturel ou à une institution existante De nombreuses villes américaines comportent un quartier dans lequel on retrouve une concentration de musées. C’est le "Museum District" de Houston ou Philadelphia, la "Cultural Area" ou encore le "Museum Mile" lorsque, comme à New York, les musées sont plus ou moins disposés sur la même voie. Les villes semblent aimer promouvoir ce type de formation qui donne une meilleure visibilité à leur offre culturelle et permet de concentrer leurs efforts d’aménagement sur une zone géographique limitée. Ce phénomène de spécialisation programmatique est en phase avec l’organisation des villes américaines qui, liée à l’usage exclusif de la voiture comme moyen de transport, tend à cloisonner le territoire en unités programmatiques spécifiques. L’exemple des "gated communities", qui sélectionnent leurs habitants sur des critères de revenus, d’âge, d’origine ethnique, de nombre d’enfants ou d’animaux de compagnie, n’est que la caricature d’un système répandu sur l’ensemble des territoires urbains. Avec l’accumulation d’institutions, ce type de quartier tend à devenir une destination culturelle dont la portée augmente en fonction de l’attractivité de la ville et des institutions elle-même. On constate fréquemment des répercussions sur l’aménagement urbain comme l’apparition de périmètres piétonniers, l’arrivée de nouveaux commerces ou d’opérations immobilières. 20 Context The construction of a new building or an extension is a private initiative Interestingly enough, there is a big difference between the European point of view we had regarding the context issue before we left and the one we built during our research. It was natural for us to think that the construction of a museum in a city was raising issues meant to interact with larger projects at an urban scale, as envisioned by the city’s administration. But, in the United States, the initiative to build, modify or expand a museum is taken in most cases by individuals or private organizations. Absence of public involvement in the creation of an institution leads to projects that don’t go further than community scale, in term of space, time or means. Before the aim of putting a city on the map or interacting with larger development projects, it is the desire to contribute to the community that seems to be the most important motivation for the development of an institution. In most cases, the city takes only a minor share in the creation and financing of a museum. In some cases one can see a reaction of the context towards an architectural intervention: new housing developments or the gentrification of the surroundings. But these effects remain scarce especially as they have to be understood through the context of sprawling American cities. In fact, choice of the site is very rarely based on an expected impact on the environment. On the contrary, if the environment comes into account, it is generally due to an expected effect of environment on the museum. For example, when a new building is built in a museum district, it seeks to capture a share of existing museums visitation as well as to claim its institutional status in the city. Similarly, it may be the history, the spirit or the location of the site that can add value to the building or the collection. This was the case for the New Museum (1) in New York which wanted to benefit from the trendy "artist studio" image of the Bowery neighborhood. Besides these considerations, in most of the cases we studied, a new museum is linked to a pre-existing institution or collection. Hence, the building phase of a new building happens most often when a museum begins to have a certain maturity which it wants to show through an architectural project. The choice of a new site is therefore often related to the history of the institution and the opportunities presented to it. Locations of new museums We have benefited from the large number of museums we have visited to identify several types of locations which generate different relationships between the institution and its environment. Museum linked to a cultural district or an existing institution Many American cities host a concentration of museums in one area. It is the "Museum District" in Houston or Philadelphia, the "Cultural Area," or even "Museum Mile" when, as in New York City, museums are more or less located on the same street. Cities seems to like promoting this type of grouping that gives better visibility to their cultural offerings and helps to focus their urban planning attention on a limited geographical area. This programmatic specialization phenomenon is to be linked with the layout of American cities, which partly due to the exclusive use of cars as means of transportation, tend to divide their territory into specific programmatic units. The example of "gated communities", where inhabitants are selected on requirements of income, age, ethnicity, or of children or pets, is only a caricature of a system prevalent in all urban areas. As the number of museums increases, this kind of neighborhood tends to become a cultural destination whose significance will depend on the level of attractiveness of both the city and its institutions. There is often an impact on urban development such as the emergence of pedestrian area, the arrival of new businesses or real estate transactions. The most emblematic example is undoubtedly the National Mall in Washington DC, where 19 museums of the Smithsonian Institution are lined on both sides. In Philadelphia, the museums are clustered along Benjamin Franklin Parkway and the city is planning perhaps to move the famous Barnes Collection, which is still lodged in the house of the collector in a residential area far away from 21 Contexte Washington, DC Philadelphia, PA Houston, TX Fort Worth, TX Dallas, TX 22 Quartiers de musées Museums districts Context San Francisco, CA Denver CO Chattanooga, TN Santa Fe, NM 23 Contexte Wexner Center for visual arts, P. Eisenmann (1989) Columbus, OH American Heritage Center, A. Predock (1996) Laramie, WY L’exemple le plus emblématique reste sans doute le National Mall de Washington DC de part et d’autre duquel s’égrainent 19 musées de la Smithsonian Institution. A Philadelphia, les musées sont regroupés le long de Benjamin Franklin Parkway si bien qu’il est question d’y déplacer la célèbre Barnes Collection, encore présentée dans la maison du collectionneur, c’est-à-dire dans un quartier résidentiel excentré par rapport au centre-ville. A Houston, le "Museum District" regroupe dans un périmètre restreint et desservi par un arrêt de tramway unique: le Buffalo Soldiers National Museum, le Children’s Museum, the Health Museum, le Museum of Contemporary Art, le Jung Center, le Lawndale Art Center, le Center for Contemporary Craft, le Weather Museum, le Holocaust Museum, le Museum of Natural Science ainsi que les trois édifices du Museum of Fine Arts (19). A Fort Worth, le "Art District" accumule une série d’institutions le long de grandes allées plantées. Le site se développe sur une pente douce où chaque musée occupe un îlot avec son inévitable parking. On trouve, de haut en bas, le Museum of Science and History, le Amon Carter Museum dessiné par Philip Johnson, le Kimbell Art Museum de Louis Kahn et le Modern Art Museum (21) de Tadao Ando. A Dallas, le Nasher Scupture Center (20) conçu par Renzo Piano, est venu compléter le "Dallas Arts District" composé du Museum of Art, de la Crow Collection of Asian Art, du Symphony Center, du Black Dance Theater, de la High School for Performing and Visual Arts et du Center for the Performing Arts.. A San Francisco, le "Yerba Buena Gardens District" regroupe plus de 15 institutions culturelles autour d’un jardin public et dont le dernier arrivant est le Contemporary Jewish Museum (34) conçu par Daniel Libeskind. A Denver, la nouvelle aile du Denver Art Museum (36), réalisée par le même architecte, s’ajoute à un complexe culturel déjà constitué: le "Civic Center Cultural Complex". Il comprend l’ancienne aile du musée ainsi que la bibliothèque municipale et il devrait être complété prochainement par le Clifford Still Museum, dessiné par Allied Works. Ce complexe se branche sur la figure paysagère du grand mail central qui relie entre-eux l’hôtel de ville et le capitole. En s’implantant sur l’ilot voisin du musée, la nouvelle aile associée à une opération de logements et un parking public, prolonge un espace piéton qui a été réaménagé pour l’occasion. De plus petites villes proposent également un zoning culturel: Chattanooga possède un "Bluff View Art District" et Santa Fe a crée une " Museum Hill" qui regroupe, à l’écart du centre-ville mais relié à lui par un petit train, quatre de ses principaux musées autour d’une place piétonne. Musée lié à un campus universitaire Henry Art Gallery, Gwathmey & Siegel (1997) Seattle, WA Les universités américaines, en partie au travers des frais de scolarité très élevés, mais aussi grâce à la générosité de leurs anciens élèves, disposent de beaucoup d’argent qu’elles gèrent comme des entreprises privées. Une des opérations financières consiste à créer un capital (" endowment ") en bloquant une somme d’argent dont les intérêts vont servir à financer les investissements de l’institution et en particulier l’achat d’œuvres d’art. Les universités reçoivent également fréquemment des dons d’oeuvres d’art de la part de leurs anciens élèves. Ainsi tout campus universitaire important possède son musée d’art dont le programme est souvent couplé avec l’école d’art en mettant l’accent sur les passerelles entre éducation et exposition. La création d’un musée est aussi, pour une université, l’occasion de renforcer l’identité de la communauté qui gravite autour d’elle. C’est-à-dire les étudiants, les enseignants et les anciens élèves mais également, dans certains cas, les habitants de la ville dans laquelle l’université est implantée. Weisman Art Museum, F. Gehry (1993) Minneapolis, MN Davis Museum and Cultural Center, R. Moneo (1993) Wellesley, MA 24 Beaucoup des musées universitaires que nous avons visités ont été construits dans les années 90. C’est le cas du Wexner Center for the Arts (11) à Columbus (Peter Eisenman), de l’American Heritage Center and Art Museum (38) à Laramie (Antoine Predock), de la Henry Art Gallery (40) à Seattle (Gwathmey-Siegel), ou encore du Frederick R. Weisman Museum (47) à Minneapolis (Frank Gehry). Mais, beaucoup d’universités viennent également d’achever un musée ou sont en cours de chantier comme l’Utah Museum of Fine Art (39) à Salt Lake City (Machado and Silvetti), le Nerman Museum of Contemporary Art (55) près de Kansas City (Kyu Sung Woo), l’addition de studios pour étudiants de la Cranbrook Academy of Art (61) (Raphael Moneo), l’University of Michigan Museum of Art (62) à Ann Arbor (Allied Works), l’extension du Cleveland Museum of Art (63) (Raphael Vinoly), et le Harvard Art Center à Boston (71) (Renzo Piano). Context the city center. In Houston, the “Museum District” brings together in a restricted area with a unique streetcar stop: the Buffalo Soldiers National Museum, the Children’s Museum, the Health Museum, the Museum of Contemporary Art, the Jung Center, the Lawndale Art Center, the Center for Contemporary Craft, the Weather Museum, the Holocaust Museum, the Museum of Natural Science and the three buildings of the Museum of Fine Arts (19). In Fort Worth, the "Art District" has accumulated a series of institutions along its large tree-lined avenues. The site is gently slopped and each museum occupies a lot with its inevitable parking lot. From top to bottom, there are four museums: the Museum of Science and History, the Amon Carter Museum, designed by Philip Johnson, the Kimbell Art Museum of Louis Kahn and the Modern Art Museum (21) of Tadao Ando. In Dallas, the Nasher Sculpture Center (20) designed by Renzo Piano, was added to the Dallas Arts District, which consists of the Museum of Art, the Crow Collection of Asian Art, the Symphony Center, the Black Dance Theater, the High School for Performing and Visual Arts and the Center for the Performing Arts. In San Francisco, “Yerba Buena Gardens District” includes more than 15 cultural institutions around a public garden the latest one being the Contemporary Jewish Museum (34) designed by Daniel Libeskind. In Denver, the new wing of the Denver Art Museum (36), built by the same architect, contributes to an ensemble of institutions known as the "Civic Center Cultural Complex". It includes the old wing of the museum, the public library and will be completed by the Clifford Still Museum, designed by Allied Works. The complex is connected to the great central mall of the city which links the town hall and the capitol building. Built across the street from the existing museum, the new wing along with a housing operation and a public parking lot extends a public space that was refurbished for the occasion. Smaller cities also offer a cultural zoning: Chattanooga has a "Bluff View Art District” and Santa Fe created a “Museum Hill”, which brings together, away from downtown but connected to the city center by a tram, four of Santa Fe’s major museums and a pedestrian square. Utah Museum of Fine Arts, Machado & Silvetti (2006) Salt Lake City, UT Nerman Museum, Kyu Sung Woo (2007) Overland Park, KS Museums linked to a campus American universities, partly through very high tuition fees, and also thanks to their alumni’s generosity, have at their disposal large amounts of money that they manage as private companies. One common financial transactions is to create an endowment by setting aside a sum of money the interest on which will be used to finance investments in the institution, including the purchase of works of art. Universities also often receive donations of artwork from their alumni. Cranbrook Academy of Art, Raphael Moneo (2002) Cranbrook, MI Thus nearly every big campus has its art museum, which is often linked with the school of art, and often focuses on bridging education and exhibition. The creation of a museum is also an opportunity for a university to strengthen its community, including the students, teachers and alumni but also, in some cases, residents of the city in which the university is located. Many university museums we visited were built in the 90s. This is the case for the Wexner Center for the Arts (11) in Columbus (Peter Eisenman), the American Heritage Center and Art Museum (38) in Laramie (Antoine Predock), the Henry Art Gallery (40) in Seattle (Gwathmey-Siegel), and the Frederick R. Weisman Museum (47) in Minneapolis (Frank Gehry). But many universities have also just completed a museum or are currently building one : the Utah Museum of Fine Art (39) in Salt Lake City (Machado and Silvetti), the Nerman Museum of Contemporary Art (55) near Kansas City (Kyu Sung Woo), the addition of studios for students to the Cranbrook Academy of Art (61) (Raphael Moneo), the University of Michigan Museum of Art (62) in Ann Arbor (Allied Works), the Cleveland Museum of Art addition (63) (Raphael Viñoly), and the Harvard Art Center in Boston (71) (Renzo Piano). Ann Arbor Museum of Art, Allied Works (2009) Ann Arbor, MI Cleveland Art Museum, R. Vinoly (in progress) Cleveland, OH 25 Contexte Musée librement implanté dans la ville Certains musées semblent, pour leur part, s’installer de façon libre en fonction des opportunités qui se présentent, en rapport avec leurs mécènes, leur histoire, leur collection. Dans ce type de cas, il s’agit le plus souvent d’un bâtiment solitaire dans un contexte urbain ou suburbain. Il peut chercher à bénéficier de l’image du quartier dans lequel il s’insère comme le New Museum (1) à New York, ou bien de la proximité du centre ville comme le Seattle Art Museum (41) et le Akron Art Museum (64), ou encore s’installer simplement dans un quartier fréquenté. C’est le cas du Pasadena Museum of California Art (31), du Museum of Contemporary Art San Diego à La Jolla (27), ou encore du Bellevue Art Museum (43). Mais il s’agit le plus souvent d’une institution autosuffisante et pionnière qui compte sur sa renommée propre pour attirer un public qui le plus souvent s’y rendra en voiture. Les exemples les plus représentatifs sont la Pulitzer Foundation for the Arts (56) qui propose un musée-galerie très chic dans un quartier populaire de SaintLouis ou encore le Museum of Contemporary Art de Detroit (60) qui s’est installé dans un ancien concessionnaire de voitures. La figure la plus aboutie de ce type de musée est celle qui cherche à créer une polarité urbaine en proposant un véritable espace public accessible à tous. Il semble que ce désir d’espace civique sur le modèle quasiment explicite du forum romain se manifeste avec d’autant plus de force dans les villes les plus marquées par le phénomène de l’étalement urbain ("sprawl"). A Minneapolis par exemple, le projet de Herzog & de Meuron pour l’extension du Walker Art Center (46) est représentatif de cette volonté de redonner au musée un rôle civique dans la ville. A l’origine, le bâtiment conçu par Larabie Barnes tournait le dos au centre-ville dont il était séparé par une rocade plutôt hostile, pour s’ouvrir sur son jardin orienté vers un quartier résidentiel plus calme. Le nouveau projet conserve le hall existant et renforce la relation avec le parc sous lequel vient s’enterrer le nouveau parking. Mais l’extension tente également de donner au bâtiment une vraie façade sur le boulevard en proposant un second hall qui s’ouvre sur une place plus urbaine, ponctuée de cercles de pelouse. A l’intérieur, la volonté de créer un nouvel espace public est aussi clairement affirmée: le musée est traversé de part en part par une "rue" tortueuse. Elle relie les deux halls et dessert des espaces d’exposition en proposant des "salons" en guise de places publiques. Ce passage, qualifié de " town square " par les architectes, est accessible à tous sans ticket. High Museum, Renzo Piano (2005) Atlanta, GA Dans certains cas, comme à la Menil Collection (16) de Houston ou au High Museum (15) d’Atlanta, tous deux conçus par Renzo Piano, le musée recrée un véritable quartier piéton en multipliant les bâtiments et les nouvelles ailes. On a alors affaire à un ou une série d’ilots qui forment une entité autonome face à la ville qui l’entoure. Les visiteurs s’y rendent en voiture et y pratiquent l’espace à pied. Le Getty Center (28) à Los Angeles, par analogie avec l’Acropole d’Athènes, est à ce titre sans doute l’exemple le plus manifeste de cette tendance. Le musée est un complexe de bâtiments disposés le long de la ligne de crête d’une colline de Brentwood. Les visiteurs garent leur voiture dans un parking au pied de la colline et montent au centre en tramway. En haut, ils déambulent dans un espace totalement ouvert, entre intérieur et extérieur, qui offre des vues spectaculaires sur la ville en contre bas. L’influence sur leur environnement de ces institutions autonomes est évidemment difficile à prévoir car elles sont pensées comme des havres de paix relativement déconnectés de leur contexte. Cependant, la construction d’un nouveau musée de ce type permet parfois de redonner une nouvelle identité à un quartier et peut favoriser le regroupement de nouveaux commerces, de galeries d’art, de restaurants. Dans certains cas, cela stimule également la construction de nouveaux logements comme à proximité de la Pulitzer Foundation for the Arts (56) à Saint Louis ou encore à Denver où Daniel Libeskind a construit des lofts en face de son extension pour le Denver Art Museum (36). 26 Context Free-standing urban museums Some other museums seem to choose a site freely, based on current opportunities and in connection with their patrons, their history, and their collection. In such cases, the museum is usually a solitary building in an urban or suburban environment. It may seek to benefit from the image of the neighborhood in which it is built like the New Museum (1) in New York, or from the proximity of downtown like the Seattle Art Museum (41) and the Akron Art Museum (64), or simply to become part of a frequented area. This is the case for the Pasadena Museum of California Art (31), the Museum of Contemporary Art San Diego in La Jolla (27), or the Bellevue Art Museum (43). In any case, these museums are more often self-sufficient and pioneering institutions, which rely upon their own reputation to attract visitors, who will mostly come by car. The most representative examples are the Pulitzer Foundation for the Arts (56), which offer a smart museum-gallery in a workingclass neighborhood of St. Louis and the Museum of Contemporary Art Detroit (60) which moved into the former home of a car dealer. The most advanced example of this type of museum is one that seeks to create an urban polarity by offering a genuine public space accessible to all. It seems that this desire for civic space on the model of the Roman forum is even greater in the most sprawled out of cities. In Minneapolis for example, the project by Herzog & de Meuron for the expansion of the Walker Art Center (46) is representative of a will to restore the civic role of the museum within the city. The original building designed by E. Larabee Barnes was turning its back on downtown, from which it was separated by a rather hostile road. Closed to the city, it was open towards its garden, facing a quieter residential neighborhood. The new project keeps the existing hall and strengthens the relationship with the park, under which was built the new parking garage. But the extension is also trying to give to the building a real facade on the Boulevard by proposing a second hall, which opens on a more urban square, punctuated with circles of grass. Inside, the desire to create a new public space is also clear: a winding “street” stretches through the museum. It connects the two halls and exhibition spaces, offering lounge-like public areas. This passage, called "town square" by the architects, is freely accessible to the general public. In some cases, as at the Menil Collection (16) in Houston or at the High Museum (15) in Atlanta, both designed by Renzo Piano, the museum recreates a real pedestrian area by multiplying the buildings and new wings. The construction creates a series of blocks which form an autonomous entity facing the surrounding urban fabric. Visitors reach the museum by car but then walk through its spaces. The Getty Center (28) in Los Angeles, by its analogy with the Acropolis of Athens, is therefore the most obvious example of this trend. The museum is a complex of buildings arranged along the crest of a hill in Brentwood. Visitors park their cars in a parking garage at the foot of the hill and a tram takes them up to the center. At the top, they walk freely in an open space, both inside and outside, offering spectacular views over the city. The influence of such institutions on their environment is difficult to predict because they are thought of as safe havens relatively disconnected from their context. However, this kind of new museum can sometimes give a new identity to a neighborhood and can attract new shops, art galleries, or restaurants. In some cases, it stimulates the construction of new housing buildings such as near the Pulitzer Foundation for the Arts (56) in St. Louis or in Denver, where Daniel Libeskind has built luxury lofts in front of his new wing for the Denver Art Museum (36). Walker Art Center, Herzog & de Meuron (2005) Minneapolis, MN 27 Contexte 28 The Menil Collection’s campus: "Doville" The Getty Center: The Acropolis Context 29 Contexte Musée lié à un projet de revitalisation d’un quartier ou d’un centreville, d’une ville entière ou d’une région Shaw Center for the Arts, Schwartz and Silver (2005) Baton Rouge, LA Certaines villes moyennes américaines tentent de remettre en valeur leur downtown plus ou moins déserté par un mouvement général de déplacement des activités vers la banlieue qui a eu lieu dans le courant des années 80. En rentrant dans le skyline du downtown, le nouvel édifice modifie alors l’image de la ville et participe à son évolution. C’est une transformation d’autant plus efficace que la ville bénéficie d’une véritable façade, par exemple: sur un fleuve comme c’est le cas à Baton Rouge (14), à Tacoma (45), à Davenport (52), ou à Chattanooga (13). Dans ce type de cas, la construction d’un nouveau musée dans le centre ville est souvent accompagné d’un projet de plus grande envergure et bénéficie d’un traitement particulier de l’espace public qui le relie avec la ville ou avec des éléments marquants du site. Parfois, un musée est utilisé pour revitaliser un quartier. Le Museum of Contemporary Art de Denver (37) en est un exemple original car la parcelle sur laquelle il se tient fait partie d’une opération de logements dont le montage financier a consisté à offrir au musée un terrain à bâtir et à développer autour une opération de promotion privée. D’ailleurs, l’architecte anglais David Adjaye a été commissionné non seulement pour la construction du musée mais aussi pour la maison du promoteur adjacente. Figge Art Museum, David Chipperfield (2007) Davenport, IA Hunter Museum of american art, Randall Stout (2005) Chattanooga, TN Museum of contemporary art, Downtown, Gluckman & Mayner (2007) San Diago, CA Museum of Glass, Arthur Erickson (2002) Tacoma, WA 30 Dans certaines situations, la présence d’un musée permet tout simplement de mettre une ville moyenne sur la carte et de profiter de la fréquentation de plus grandes villes situées à proximité. C’est le cas de Tacoma où une politique claire de la ville a aboutit à en faire une destination culturelle satellite de Seattle avec trois musées importants: le Washington State Historical Museum construit en 1996, le Tacoma Museum of Glass (45) en 2002 et le Tacoma Art Museum (44) en 2003. A North Adams, petit bourg situé entre Boston et New York, la création du Massachusets Museum of Contemporary Art (68) a transformé une ancienne ville industrielle en étape pour le tourisme culturel. Elle est devenue une destination de week-end pour les citadins en provenance de New York et de Boston. La relation entre le musée et l’économie touristique de la ville est telle que le site internet de l’institution donne directement des liens vers les " bed and breakfast ", les galeries d’arts et les agents immobiliers de la région qui vendent des résidences secondaires. A la question de l’échelle près, North Adams est peut-être l’exemple américain qui se rapproche le plus du phénomène de Bilbao où une ville industrielle reconvertit son activité économique à travers la présence d’une institution culturelle. Context Museums related to a revitalization project of a neighborhood or a downtown, a whole city or a region Some medium-sized American cities are trying to reclaim their downtowns,deserted after the 1980’s general trend of relocating activities to the suburbs. By taking a place in a downtown skyline, the new museum changes the image of the city and takes part in its evolution. This is a transformation even more effective when the city has a real facade like, for example, on a river as in Baton Rouge (14), in Tacoma (45), in Davenport (52), or Chattanooga (13). In such cases, construction of a new museum downtown is often linked to a larger development project and gets special treatment for the public space that connects the museum with the city or the site. Sometimes a museum is used to revitalize a neighborhood. The Museum of Contemporary Art in Denver (37) is an original example because the parcel on which it stands is part of a housing project for which the financial plan was to offer a piece of land to the museum and then develop a real estate operation around it . Moreover, David Adjaye, the English architect for the project, was not only asked to build the museum but also the property developer’s adjacent house. In some situations, the presence of a museum can put a middle size town on the map and benefit from visitors from major cities nearby. This is the case in Tacoma where a clear-stated cultural policy of the city succeeded in transforming the city into a cultural satellite of Seattle, through with the presence of three important museums: the Washington State Historical Museum built in 1996, the Tacoma Museum of Glass (45) built in 2002 and the Tacoma Art Museum (44) which opened in 2003. In North Adams, a small town located between Boston and New York, the creation of the Massachusetts Museum of Contemporary Art (68) has transformed a former industrial town into a stage for cultural tourism. It has become a weekend destination for New Yorkers and Bostonians. The relationship between the museum and the city’s tourism oriented economy is so strong that the institution’s website gives direct links to bed and breakfasts, art galleries and real estate agents who sell vacation homes in the region. Regardless of the scale, North Adams is perhaps the American example which comes closest to Bilbao’s phenomenon, where an industrial city has converted its economic activity through the presence of a cultural institution. Mass Moca : map of the neighborhood Mass Moca : website 31 Contexte Délocalisation d’une institution PS1, Frederick Fisher (1997) Queens, NY Dia Beacon, OpenOffice (2003) Beacon, MA Les musées qui bénéficient d’une notoriété et d’une assise institutionnelle reconnue peuvent chercher à coloniser des espaces urbains atypiques et par là expérimenter des situations pionnières qui leur confèrent une image plus dynamique. Ce mouvement est à mettre en relation avec une dimension humaniste des musées qui cherchent à donner une image plus accessible à l’art et à la culture Le Museum of Modern Art de New York s’est ainsi affilié en 2000 avec le PS1 (3) dans le Queens, Dia s’est installé à Beacon (7) en 2003 et a entrepris une collaboration avec The Hispanic Society dans Harlem depuis 2007. La Fondation Guggenheim et le musée de l’Hermitage se sont tous deux associés au Casino "The Venetian" de Las Vegas pour ouvrir: le Guggenheim Las Vegas et le Guggenheim Hermitage (35). La diversité des lieux dans lesquels ces institutions s’implantent engendre une palette de relations avec le contexte. Elles vont du plus grand hermétisme jusqu’à des opérations qui s’apparentent à de véritables projets de reconversion comme le projet développé par le Seattle Art Museum: l’Olympic Sculpture Park (42). Son programme est en soi déjà l’objet d’une prise de position progressiste de la part du SAM car il s’agissait de sortir l’art de l’enceinte du musée et de développer, dans une des dernières parties vacantes de la berge de Seattle, un nouveau rapport entre l’art et le public en englobant la pratique de la ville et du paysage. Le SAM a donc créé un musée de sculptures en plein air à la limite Nord du downtown, sur un terrain en pente qui s’étend depuis la berge jusqu’au prolongement d’une des rues principales de la ville. Le projet des architectes Weiss & Manfredi franchit tour à tour une route et une voie de chemin de fer en déployant une topographie complexe dans un parcours en zigzag. Le dénouement de ce casse-tête infrastructurel, la mise en relation des espaces de la berge et de la ville ainsi que la contextualisation des oeuvres d’art confèrent au parc une intensité urbaine particulièrement puissante. Quelle réelle influence sur le contexte ? Guggenheim Las Vegas & Guggenheim Hermitage, OMA (2001) Las Vegas, NV Dans la majorité des cas que nous avons étudiés, il y a une assez faible interaction entre un nouveau musée et son contexte. Si l’institution cherche à se donner une visibilité dans la ville, c’est le plus souvent en fonction de son propre intérêt en tant qu’institution et le musée est alors pensé comme un territoire en tant que tel. Ce territoire peut être confiné à l’espace intérieur du bâtiment ou bien s’étendre à l’extérieur jusqu’à créer des mini-quartiers culturels. Mais il semble que les musées ne cherchent jamais à se dissoudre dans l’espace urbain en le contaminant. L’espace du musée, même lorsqu’il s’agit d’un espace urbain extérieur, reste un espace délimité et situé à la terminaison d’un réseau avec lequel il ne se confond pas, comme si la substance de la ville américaine et celle de l’espace civique du musée étaient insolubles. Finalement le musée n’échappe pas à la fatalité du déplacement automobile dans la ville américaine. Hormis quelques exceptions de musées situés en centre-ville et desservis par un réseau de transports publics efficace, les visiteurs viennent le plus souvent en voiture. L’enjeu du parking est alors une des priorités des musées car il conditionne le bon fonctionnement et la fréquentation de l’institution. Son coût de construction est d’ailleurs une part importante du budget du bâtiment et il fait de plus en plus l’objet d’une attention particulière en tant qu’entrée principale du musée. Il y a un dilemme récurrent dans tous les nouveaux musées car la nécessité de donner une visibilité urbaine au bâtiment implique de manifester l’entrée de façon ostentatoire sur la rue. Or la véritable séquence d’accès passe invariablement par le parking. Il y a donc un nécessaire dédoublement de l’accès entre le signe et la fonction qui doit être résolu à l’échelle de l’architecture. Dans de nombreux cas, le visiteur qui se gare dans le parking peut se rendre directement dans le musée sans avoir à sortir dehors, l’entrée sur la rue n’est alors plus qu’un signe urbain. Mais, lorsqu’il y a une volonté de faire du musée un espace civique qui se projette vers l’extérieur, la disposition du parking devient cruciale et on observe des dispositifs à la mesure des piétons. A la Menil Collection (16) de Houston par exemple, le parking est volontairement mis à l’écart du musée de façon à obliger les visiteurs à traverser à pied l’espace urbain associé à l’institution. Au Bellevue Art Museum (43), dans la banlieue de Seattle, Steven Holl propose une séquence d’accès depuis le parking jusqu’au hall qui repasse par la rue. Les visiteurs sont alors symboliquement forcés de pratiquer l’espace public avant de re-entrer dans le bâtiment. 32 Context Relocation of an institution Museums that have a reputation and an institutional recognition may seek to settle in atypical urban locations and experiment in pioneering situations, which will give them a more dynamic image. This movement is linked with a humanist dimension of museums seeking to give a more accessible image to art and culture. The museum of Modern Art of New York has been, in this mode, affiliated since 2000 with P.S.1 (3) in Queens. Dia moved to Beacon (7) in 2003 and began collaboration with The Hispanic Society in Harlem in 2007. The Guggenheim and the Hermitage Museum joined with the Venetian Casino of Las Vegas to create the Guggenheim Las Vegas and the Guggenheim Hermitage (35). The diversity of these institutions’ locations leads to a variety of relationships with their contexts. They range from complete hermeticism to urban proposals like the project of the Seattle Art Museum: the Olympic Sculpture Park (42). The program itself was already a progressive statement from the SAM because the idea was to bring art out of the museum and to develop one of the last vacant portions of the Seattle shoreline, creating a new relationship between art and the public, involving the city and the natural landscape. The SAM has created an outdoor sculpture museum at the northern border of downtown Seattle, on a slope that goes from the seashore to an extension of one of the main streets of the city. The project, designed by Weiss & Manfredi, passes over a road then a railway by deploying a complex topography in a zigzag shape. The result of this infrastructural puzzle, is a unexpected link created between the seashore and the city, which along with the contextualization of the artworks, gives the park a particularly powerful urban intensity. What is the real influence on the context? In most of the cases we studied, there is a relatively low interaction between a new museum and its context. If the institution seeks to give itself visibility in the city, it is most often for its own interest as an institution and the museum is generally conceived as a territory unto itself. This territory may be limited to the interior space of the building but can also be extended outside, in order to create small cultural neighborhoods. But it seems that museums rarely melt into the urban space. Even when they include an outside urban area, the museums remain a delimited space at the termination of a network with which it is not to be confused, as if the substance of the American city and the civic space of the cultural institution could not be merged. In the end, the museum does not escape from the realm of the car oriented American city. With a few exceptions of museums located in downtowns and served by an efficient public transportation network, visitors come mostly by car. The issue of parking is then a priority for museums because it determines the proper operation and attendance of the institution. Parking construction cost is also an important part of the building budget and it is increasingly the subject of special attention as first part of the museum “visited” by guests.. There is a recurring dilemma in all new museums because of the need to give an urban presence to the building by showing a visible entrance on the street, when the true sequence of access invariably goes through the parking lot. There is therefore a necessary duplication of access between sign and function that architecture must resolve. In many cases, visitors can go directly from the parking lot into the museum without having to step outside, which turns the street entrance into an urban signal. But, when there is a desire to create a museum which is a civic space open to the outside, the position of the parking lot becomes a crucial issue and comes with pedestrian oriented urban features. At the Menil Collection (16) in Houston, for example, the parking lot is deliberately placed away from the museum to compel visitors to walk through the urban space associated with the institution. At the Bellevue Art Museum (43), in the Seattle suburbs, there is no direct link between the parking and the entrance hall of the Museum. In order to force visitors to practice the public space of the streer, Steven Holl created a path between the parking garage and the entrance hall that passes back to the street before entering the buikding. In that case, everybody enters the building by the street entrance. In general, the experience of the Bilbao Guggenheim Museum, which inspired a construction frenzy of museums in the 1990s and 2000s, has not been reproduced. Olympic Sculpture Park, Weiss and Manfredi (2007) Seattle, WA 33 Contexte De façon générale, on peut dire que l’expérience du musée Guggenheim de Bilbao qui a alimenté la frénésie de construction des musées dans les années 1990 et 2000 n’a pas été reproduite. Si les nouveaux musées ou extensions constatent un pic de leur fréquentation au moment de l’ouverture, celle-ci baisse dans les années qui suivent et, à part quelques cas très rares, aucune ville n’a vu son économie transformée par la construction d’un nouvel équipement culturel. L’impact d’un musée en terme d’influence sur son contexte reste lui aussi très limité aux Etats-Unis. Ceci est en grande partie dû à de l’omniprésence de la voiture comme moyen de transport, ce qui a tendance à faire disparaître les notions de proximité dans l’étalement des réseaux urbain. Le dynamisme dont peut bénéficier un quartier en Europe grâce à la présence d’une grande institution culturelle et terme de fréquentation et de moteur économique se ressent donc de façon beaucoup plus atténuée dans le contexte américain. 34 Context Many new museums reach a peak in their attendance during their first year, experiencing rapid declines afterwards. Except for some very rare cases, no city in the United States has seen its economy transformed by the construction of a new cultural facility. The use of the car in the United States further limits the impact of a museum on its context by eliminating proximity through urban sprawl. The attendance and commercial dynamism that an urban area in Europe can gain from the presence of a great cultural institution cannot really be recreated in the American context, the impact is always being less significant. Housing complex near the Denver Art Museum, Daniel Libeskind (2006) - Denver, CO http://www.hometodenver.com/lease_lofts_MuseumResidences.htm Mixed-use complex near the Shaw Center for the Arts, Schwartz and Silver (2005) - Baton Rouge, LA http://www.cpdcbr.com/index.cfm?md=pagebuilder&tmp=home&pid=21 Housing complex near the Hunter Museum of American Art, Randall Stout (2005) - Chattanooga, TN http://www.museumbluffs.com/main.shtml Housing project near the Museum of Contemporary Art Denver, David Adjaye (2007) - Denver, CO http://www.komorebidenver.com/flash.htm 35 Diversité En dépassant la trilogie : Conservation – Etude - Exposition, le musée se tourne vers une multitude de nouvelles pratiques éducatives et commerciales. Il étend aujourd’hui son rôle au-delà de la diffusion de sa collection et combine des programmes de plus en plus variés et complexes où la culture, la création, le divertissement et la consommation se côtoient de façon plus ou moins étroite. Le musée devient alors un lieu actif et producteur de messages. Mais la diversité des programmes réunis dans le musée sont-ils les conditions de la naissance d’un lieu social? Quels nouveaux usages? Quelles sont les répercussions spatiales de ces nouveaux programmes? Quel nouveau rôle social pour les musées? 36 Diversity Beyond the trilogy - Conservation - Study – Exhibition - the modern American museum is now heading towards new educational and commercial practices extending well beyond its traditional role. Museums are creating increasingly diverse and complex programs where culture, creation, entertainment and consumption meet. Museums have begun to transmit messages But is the diversity of programs a condition for the birth of a social center? What are the new uses of museums? What are the spatial implications of these new programs? What can the new social role of the museum become? 37 Diversité Les activités traditionnelles et leur évolution Tous les musées américains, quelque soit leur objet, énoncent leur mission officielle dans un document appelé: "mission statement". Ce document indique: "ce que le musée fait, pour qui et pourquoi". Plus précisément, il décrit l’objet du musée, sa raison d’être, définit son identité particulière et fixe les objectifs pour l’institution. Il exprime aussi la compréhension que le musée a de son rôle et de ses responsabilités envers le public et ses collections, en même temps qu’il reflète l’environnement dans lequel il se trouve. Les activités du musée se doivent d’être en accord, directement ou indirectement, avec leur mission (www.aam-us.org). En règle générale, les missions des musées ont comme dénominateur commun: "la collection, la conservation et la recherche, l’exposition et l’interprétation des choses de ce monde" (Code of Ethics for Museums, American Association of Museums). Collection d’oeuvres d’art La collection d’œuvres est la fonction première et la plus traditionnelle des musées d’art. Cependant, certains d’entre-eux, en particulier les musées d’art contemporain, n’ont pas de collection. Ils fonctionnent alors comme des galeries d’art et certaines œuvres exposées sont produites spécifiquement pour l’exposition. Ce type de programme peut produire des interactions spatiales très intéressantes entre les œuvres d’art et l’espace muséal. Conservation et recherche La conservation reste dans la plupart des cas une activité qui n’est pas mise en scène. Elle est cantonnée dans sa dimension technique apparentée à de la maintenance. On peut néanmoins citer le cas du Clark Institute (67) et de la Menil Collection (16) qui donnent à voir les ateliers de restauration depuis l’extérieur. Exposition L’exposition d’œuvres d’art reste toujours la mission principale des musées. Si la collection permanente joue un grand rôle dans le prestige d’une institution, ce sont les expositions temporaires qui attirent le public de masse dans les musées. Le principe de l’exposition temporaire permet de créer une destination touristique pour un temps donné mais aussi de maintenir une fréquentation locale. Plus le nombre de visiteurs d’une exposition temporaire est grand, plus les retombées financières sont importantes pour la ville. En effet, la visite d’une exposition génère une série de dépenses annexes (restaurant, hôtel, achats de souvenirs, etc.…) qui influent sur l’économie d’une ville. Les nouveaux usages ou ceux qui se développent Education dans les galeries, ateliers pour les enfants, programmes pour adultes L’univers des musées est de plus en plus investi d’une offre d’information qui accompagne aussi bien les œuvres que l’architecture elle-même. Tout est sujet à explication et les récits qui se construisent touchent aussi bien les oeuvres que l’architecture du musée et sont souvent racontés comme une fable par les guides ("docents"), les panneaux explicatifs ou les divers supports auditifs. L’éducation des enfants représente également une large part de la mission éducative des musées qui s’ouvrent aux nombreuses visites scolaires pendant la semaine. On peut noter à ce propos l’influence de la réflexion éducative du Getty Center qui a marqué un grand nombre d’institutions et qui consiste à favoriser une approche qui multiplie les points de vue sur l’art. Le musée est présenté comme un lieu à vocation pédagogique qui propose de voir de l’art, de faire de l’art, de réfléchir sur l’art au sein d’une expérience culturelle. Cependant la situation évolue sans cesse et le " No Child Left Behind Act " (NCLB), signé par le Président Bush en janvier 2002, a eu lui aussi des effets sur les programmes d’éducation artistique dans les musées. Bien que les arts soit listés parmi les 10 principaux sujets scolaires ("core academic subjects") de l’éducation publique, le recentrement et l’évaluation des études à l’école primaire et secondaire sur les matières "basiques" que sont l’anglais et les mathématiques, a diminué le temps et l’argent que les écoles investissaient dans les programmes proposés par les musées. Ces derniers se sont donc adaptés en essayant de faire rentrer le 38 Diversity Traditional activities and their evolution All American museums, whatever their purpose, express their official mission in a document called a "mission statement.” The purpose of this document is to state what the museum does, for whom, and why. More specifically, the statement describes the purpose of the museum, defines its unique identity and sets the objectives for the institution. It also articulates the museum’s understanding of its role and responsibility towards both the public and its collection, and reflects the environment in which it exists. A museum’s activities ought to support, directly or indirectly, her mission (www.aam-us.org). In general, museums’ missions have in common references to ”the collection, the conservation and the research, exhibition and interpretation of the things of this world" (Code of Ethics for Museums, American Association of Museums). Collection of artworks The collection of artworks is the first and most traditional activity for art museums. However, some of them, especially museums of contemporary art, are non-collecting institutions. They work like art galleries and have some of their works on display specifically produced for a particular exhibition. This type of program can produce very interesting spatial interactions between the artworks and the museum space. Conservation and research In most cases, conservation is an activity which is not displayed. It is confined to its technical dimension related to maintenance, except for the cases of the Clark Institute (67) and the Menil Collection (16), which display their restoration workshops to the public.. Exhibition The exhibition of artworks remains the core mission of museums. If the permanent collection plays an important role in terms of the prestige of an institution, it is the temporary exhibitions which are potentially able to attract mass audiences. They create an attraction that can draw both global and local attendances. The more visitors visit the exhibition, the greater the economic benefits will be for the city,each visit to an exhibition generating a series of other expenditures: restaurants, hotels and shopping. New activities Education in the galleries, children's workshops, adults' programs Museum spaces are being increasingly invested with a whole range of information, complementing both the artworks and the architecture itself. Everything is subject to explanation, and stories about the building are passed on like fairy tales by docents, audio guides and informative panels. Children’s education counts also for a large part of the educational mission of museums, which welcome many school visits on weekdays. The influence of the educational thinking of the Getty Center had, on this subject, a great influence on a large number of institutions, in their efforts to promote an approach towards art that enhances multiple points of view. The museum is presented as a pedagogical place where children can see art, make art, and think about art in one cultural experience. However, the situation is always evolving and in January 2002 President Bush signed the “No Child Left Behind Act" (NCLB), which had a big impact on educational programs in art museums. Although Arts are listed among the 10 "core academic subjects" of public education, NCLB currently requires schools to focus and report student achievement test results only for reading and mathematics. As a result, schools have reduced both time and money invested in programs offered by museums. Museums have then tried to adapt their workshops to the goals of NCLB by providing training to teachers in order to minimize the time spent outside the school, by proposing free workshops for schools and by developing children’s after school programs, or on weekends and during holidays (e.g. summer camps). (http://www.artsusa.org/networks/arts_education/arts_education_015.asp) New museums are increasingly offering educational programs for adults: courses in art, in art history, workshops, conferences and round tables where artists are invited to speak about their work. 39 Diversité travail de leurs ateliers dans les objectifs du NCLB, en proposant des formations aux enseignants en amont d’un atelier avec leur classe pour minimiser le temps accordé aux sorties, en rendant gratuits leurs ateliers pour les écoles et en développant des programmes pour les enfants en dehors de l’école pour lesquels ils s’adressent directement aux parents pour leur proposer d’inscrire leurs enfants à des ateliers le week-end ou pendant les vacances ("summer camps"). (http://www.artsusa.org/networks/arts_education/arts_education_015.asp) Les nouveaux musées proposent aussi de plus en plus de programmes éducatifs pour les adultes. Ce sont des cours d’art plastique, d’histoire de l’art, des ateliers, des conférences et des tables rondes où des artistes sont invités pour parler de leur travail. Le développement de ces activités éducatives se traduit évidemment spatialement: les nouveaux musées et les extensions comportent une proportion importante de salles ce cours et d’ateliers d’art plastique. La salle de conférence ou l’auditorium est de même devenu une constante dans tous les projets. L’intégration de ces nouveaux programmes dans l’organigramme des musées fait du coup l’objet de solutions multiples avec une échelle d’interactions variable entre le pôle éducatif et le pôle exposition. Dans la majorité des cas, les espaces éducatifs sont juxtaposés aux espaces d’exposition sans liaison directe. L’auditorium est souvent accessible directement depuis le hall pour permettre un fonctionnement autonome, en particulier en soirée, et les ateliers sont en général un peu à l’écart des flux de visiteurs tout en restant toujours à proximité du hall et des galeries qui sont leur matière première. Cette disposition permet alors une gestion conventionnelle des salles d’expositions. Au Nelson Atkins Museum (54), les ateliers pédagogiques se trouvent dans le bâtiment existant, à sa jointure avec la nouvelle extension. Sur le plan distributif, ils n’interagissent donc pas du tout avec les salles d’expositions. Au Walker Art Center (46) à Minneapolis, les ateliers éducatifs sont au sous-sol et sont donc littéralement mis à l’écart des parcours du public. Scholar groups in museums Dans de rares cas, on perçoit cependant une volonté de bousculer l’image institutionnelle du musée au profit d’une dimension plus dynamique et créative. Il y a alors une tentative de mélanger les espaces d’exposition et les salles de cours. Mais ce type de mixité programmatique nécessite de résoudre des problèmes de flux entre les espaces dits sales (les salles de cours d’art plastique) et les salles d’expositions, notamment pour des questions d’assurances. Au Bellevue Arts Museum (43), la programmation initiale affirmait clairement une volonté de mélanger dans un même espace les différents programmes du musée. Ainsi on trouvait, donnant directement sur les espaces d’expositions: des salles de cours, des ateliers d’art plastique et les bureaux de l’administration. L’idée était clairement d’inciter les multiples acteurs et usagers de l’institution à se croiser et à échanger ensemble. Mais, sans doute du fait de la radicalité de ce programme et surtout du manque de soutien après un changement de direction: cela n’a pas marché. Et une grande partie des programmes d’ateliers ont finalement été transformés en espaces d’exposition et ceux conservés ont été compartimentés et isolés de façon à retrouver un fonctionnement plus classique. Dans le cas du Figge Art Museum (52) de Davenport, cette volonté de mélange semble fonctionner, mais au prix d’une séparation des salles d’expositions en deux parties distinctes. Au premier étage, on trouve d’un côté les salles dites " classiques ", dans lesquelles est exposée la collection permanente, et de l’autre des galeries d’expositions moins contraignantes sur lesquelles s’ouvrent les salles d’art plastique, l’auditorium, les bureaux et la bibliothèque. Les salles d’expositions temporaires, qui sont le plus soumises aux exigences des assurances, ont été mises à l’écart dans les étages supérieurs. Ainsi l’idée de polyvalence et de mélange des programmes n’est présente que dans une petite partie du musée qui reste très cloisonné. Divertissement Beaucoup de musées proposent une approche de plus en plus ludique de leur collection. Cet aspect de divertissement est fréquemment axé sur une découverte du musée en famille : presque tous les musées proposent des programmes pour les familles tels que les " Samedi en famille ", où les enfants et leurs parents peuvent faire des activités particulières. A chaque banque d’accueil, on trouve des brochures qui mettent en avant ces programmes. Autrement, les musées proposent toujours des outils permettant aux enfants de 40 Diversity Development of these educational activities has spatial consequences--new museums and extensions contain a large percentage of classrooms and art studios. Conference rooms or auditoriums have also become a basic component of new projects. Integration of these new programs in the organization of museums is subject to multiple solutions with variable scales and interactions between the poles of education and exhibition. . In most cases, educational spaces are juxtaposed with exhibition rooms without direct connection. The auditorium is often closed off from the lobby, so it can be used independently, especially in the evening, and workshops are often set apart from the flow of regular visitors while remaining close to the lobby and galleries which are their primary material. This organization allows a rather conventional management of exhibition spaces. At the Nelson Atkins Museum (54), workshops are located in the existing building at its junction with the new extension. Therefore, from a distributive point of view, they do not interact with the exhibition spaces. At the Walker Art Center (46) in Minneapolis, educational workshops are located in the basement and are literally removed from the general public path. In a very few examples, museums have a desire to change their institutional image in favor of a more dynamic and creative image. There is then an attempt to combine the exhibition spaces and classrooms. But this type of programmatic mix must solve important circulation issues between the so called "dirty spaces" (such as art classrooms) and the exhibition galleries. These circulation questions are particularly relevant regarding insurance policies. At the Bellevue Arts Museum (43), the initial program showed a clear desire to combine the various activities of the museum in one common space. Thus classrooms, workshops and administration offices were directly accessible from the exhibition spaces. The idea was obviously to encourage the multiple actors and users of the institution to interact with each other. But, in that particular case, the radical program and its lack of support after a change in the museum’s direction led the museum into bankruptcy. Finally, many of the program workshops were transformed into exhibition spaces and those which remain have been partitioned and isolated in order to create a more traditional layout. In the case of the Figge Art Museum (52) in Davenport, this same strategy of blending spaces together seems to work, but at the cost of separating the exhibition galleries into two parts. On the second level, we have on one side the "classical" rooms hosting the permanent collection and, on the other side, some less restrictive exhibition galleries open to workshops, auditoriums, offices and a library. The temporary exhibition galleries, which must respond to insurance requirements, are located on the top floors of the building. In the end, this idea of flexibility applies only to a small fraction of the museum and the space remains divided. Flyers of education programs 41 Diversité Classroom Docents’ office Administration Auditorium 42 Bellevue Arts Museum : workshops inside the galleries Figge Art Museum : a compromise Diversity Library Auditorium Activity center Art studio 43 Diversité se familiariser avec l’art grâce à une approche ludique. Cela va des audioguides et plaquettes explicatives pour les enfants qui proposent des commentaires spécialement pour eux, jusqu’au cartable rempli de jeux éducatifs qui est par exemple distribué aux enfants au Denver Art Museum (36). Mais les efforts déployés par les musées pour créer des espaces attractifs pour les enfants rendent parfois difficile de distinguer l’aspect éducatif de l’aspect ludique. Au Rosenthal Center for Contemporary Art de Cincinnati (12), le dernier étage, dédié aux enfants, est une véritable salle de jeux qui ressemble plus à une garderie qu’à un espace consacré à l’art. Warm Up Party at the PS1 New York, NY On voit également se multiplier les animations et les manifestations destinées cette fois aux adultes. Ce sont des projections spéciales, des concerts, ou encore des performances. Certaines institutions s’orientent vers des installations évènementielles dont le côté festif attire en particulier les jeunes adultes. En été, le PS1 (3) organise un concours auprès des jeunes architectes pour construire une structure temporaire dans sa cour et propose, tous les samedi après-midi, des concerts et diverses animations. Consommation The Un-museum at the Rosenthal Center for the Art Cincinnati, OH L’agrandissement du complexe boutique - restaurant - café est devenu une constante invariable des nouveaux musées d’art. Le repas et le shopping complètent aujourd’hui presque systématiquement le programme d’une visite au musée. Du coup, il y a une imbrication de plus en plus forte entre les espaces de restauration, les boutiques et les galeries d’exposition. Il est fréquent par exemple que le parcours d’une exposition temporaire soit jalonné de stands de vente d’objets dérivés. Tous ces programmes ont également de plus en plus tendance à fonctionner de façon autonome. Il n’est plus incongru de se rendre au musée pour déjeuner sans aller voir les expositions. De même, les boutiques ne se contentent plus de proposer des articles en relation directe avec les expositions (catalogue, cartes postales, affiches, etc...), mais elles diversifient leur offre en se transformant en librairie d’art ou en magasin de design. Les objets qui sont vendus à la boutique du Moma à New York (2) par exemple, bénéficient d’un label "design" comparable à celui du Conran Shop et il n’est même plus nécessaire de pénétrer dans le hall du musée pour y accéder. La boutique du musée a une entrée directe depuis la 53ème rue, un autre magasin se trouve sur le trottoir opposé au musée et un troisième dans le quartier de Soho. Le Glass Museum de Corning (66), dont la boutique (" Glass Market ") propose une gamme très étendue de produits sur la thématique du verre, se vante sur son site Internet de posséder "l’une des plus grandes boutiques de cadeaux de tout le pays ". Enfin, aussi bien les boutiques que les restaurants sont un moyen de fidéliser les membres du musée qui viennent préférentiellement consommer dans leur communauté, où ils bénéficient d’ailleurs de réductions intéressantes (entre 10 et 15%). A moins que ce soit l’inverse: pour bénéficier des réductions dans les commerces d’un musée, il est plus simple d’en devenir membre. 44 Diversity Entertainment Many museums propose an increasingly playful approach to their collection. This entertainment aspect is often directed towards families: almost all museums offer family programs such as “Saturdays for families”, where children and their parents can take part in special activities. At every front desk, brochures are displayed to advertise these programs. In addition, museums always present materials to help children become familiar with art through a playful approach. These tools range from audio guides and brochures with special comments for children, to bags filled with educational games like the one that is distributed to children at the Denver Art Museum (36). But the museums’ efforts to create attractive spaces for kids sometimes make it difficult to distinguish the educational from the playful. At the Rosenthal Center for Contemporary Art in Cincinnati (12), the top floor is dedicated to children in the form of a game room that looks more like a daycare center than a space devoted to art. Flyer of the Metropolitan Museum of Art New York, NY There are also an increasing number of activities and happenings for adults. They range from special film projections to concerts and performances. Some institutions also create temporary and festive installations, which attract young adults. In the summer, P.S.1 (3) organizes a competition for young architects to build a temporary structure in its courtyard and then offers, every Saturday afternoon, concerts and various events. Consumption The expansion of the shop ping-restaurant-coffee shop complex has become a constant component of the new art museum. Lunch and shopping today almost always complete the program of a museum visit. As a result, the overlap between eating and shopping areas and galleries is more and more important. A temporary exhibit path is also often punctuated with stalls selling tie-in products. All these programs tend also to operate independently. It is not uncommon to see people going to the museum for lunch only, without seeing the exhibitions. Similarly, shops are no longer proposing exclusively art related articles (catalogues, postcards, or posters), but they are diversifying their offerings, becoming full book stores or art design stores. For example, items sold at the MOMA shop in New York (2), have a design label similar to the Conran Shop and it is not necessary to enter the hall of the museum to access the store. The museum gift shop has a direct entrance from 53rd street, another store is across the street from the museum and a third store is in Soho. The Corning Museum of Glass (66), whose store (the "Glass Market") offers a wide array of glass-related products, is claiming on its website to have “one of the largest Museum gift shops in the country." Finally, both shops and restaurants are means to earn members’ loyalty. They would rather shop inside their community where they have substantial discounts Flyers of family programs and guides 45 Diversité Consommation: boutiques et restaurants Museums shops (from the top left to the lower right): Nelson Atkins Museum, Scottsdale Museum of Contemporary Art, Seattle Art Museum, Contemporary Jewish Museum, Walker Art Center, Mass MOCA, Corning Museum of Glass 46 Consumption: shops and restaurants Diversity Museums cafés and restaurants (from the top left to the lower right): Utah Museum of Fine Art, Institute of Contemporary Art, Akron Art Museum, Walker Art Center, The Clark, Figge Art Museum, Getty Center, National Gallery of Art, De Young Museum, Milwaukee Art Museum 47 Diversité Evènementiel Hand-on-workshop at the Corning Museum of Glass Corning, NY Hand-on-workshop at the Glass Pavilion, Toledo Museum of Art Toledo, OH L’essor des programmes événementiels est probablement un des aspects les plus frappants de la diversification des activités dans les musées. Le musée est aujourd’hui le centre d’une vie culturelle et sociale dont l’objet tourne autour des expositions. Les auditoriums ou salles de réceptions qui font partie des nouveaux programmes accueillent des conférences et des discussions ainsi que des soirées d’inaugurations qui ponctuent la vie du musée. Si ces programmes sont au départ orientés vers la création d’une vie culturelle qui soude la communauté des donateurs et des membres tout en faisant la promotion de l’institution, ils ont tendance à constituer eux aussi des sources de revenus indépendantes. Le musée aux Etats-Unis est ainsi devenu en quelques années le lieu privilégié pour accueillir tout type de manifestations: mariage, meeting politique, congrès professionnel; autant d’événements qui n’ont plus rien à voir avec l’offre culturelle du musée mais qui lui empruntent son étiquette "culturelle" de prestige. Dans certains des nouveaux musées que nous avons étudiés, il existe des salles de réception conçues de façon totalement indépendante pour accueillir ces nouveaux usages sans interférer avec les espaces d’exposition. Mais, à défaut de salle de réception, il n’est pas rare, lorsqu’on visite un musée le samedi, de voir une galerie d’exposition dans laquelle une dizaine de personnes s’activent à installer des tables de réception et un buffet. Ce type d’usage prolonge en réalité le rôle communautaire du musée qui sort de son rôle traditionnel pour devenir une sorte de salle des fêtes chic. Parfois, le phénomène touche à l’absurde comme au Passadena Museum of California Art (31) où, sur les trois plateaux superposés que comporte le musée, seul le plateau intermédiaire est dévolu à l’exposition d’œuvres d’art. Le rez-de-chaussée abrite le parking et le dernier niveau une salle de réception ainsi qu’une terrasse panoramique. Dans ce cas, la fonction d’exposition est réduite au strict minimum et s’éclipse littéralement devant l’événementiel qui est devenu le centre de l’activité du musée. Création Il est assez rare de rencontrer des programmes liés à la création au sein d’un musée d’art. La fabrication est le plus souvent mise en scène dans les musées d’artisanat sous la forme de " Hand-on-workshops " au cours desquels des artisans œuvrent devant les visiteurs en expliquant leur travail. C’est le cas dans les musées du verre comme le Glass Pavilion de Toledo (65), le Corning Museum of Glass (66) ou le Tacoma Museum of Glass (45), où l’on trouve des démonstrations de soufflage de verre. Au dernier étage du nouveau Museum of Arts and Design de New York (5), des artisans répondent aux questions des visiteurs. Mais il s’agit de mettre en valeur des techniques de fabrications artisanales qui entrent dans le giron des " arts et artisanat ". Du côté des musées d’art, les seules expériences de mise ne scène de la création artistique se rattachent au domaine des performances, mais elles sont presque inexistantes au sein des musées que nous avons visités. Et très rares sont les institutions qui donnent à voir des pratiques artistiques sur le mode du " work in progress ". C’est le cas du Museum of Contemporary Art de Denver (37) qui dédie une salle à un artiste pour qu’il élabore une œuvre devant les visiteurs. Un nouveau rôle social? Les programmes traditionnels (collection, exposition, conservation) restent donc la principale activité des musées, mais on observe une tendance claire vers une plus forte mixité des usages. Les nouveaux musées entament leur image d’institutions culturelles au profit d’une image polycentrique dans laquelle d’autres activités liées à l’éducation, à la consommation ou à l’événementiel peuvent avoir une existence à part entière. Les musées adoptent ainsi un nouveau rôle social très ancré dans la vie de leur communauté: ils sont devenus en quelques années les nouvelles salles de fêtes des villes mais également leurs lieux de récréation privilégiés. En proposant une multitude d’activités, ils tendent à devenir des destinations de sortie complètes où un public de plus en plus large, d’âges et d’origines sociales très différents, peut venir y passer une journée entière ou une soirée complète. En ce sens, l’exemple le plus frappant est sans doute celui du Getty Center (28) qui propose une gamme de loisirs pour tous les goûts qui étendent le temps de la visite en y incluant diverses activités. La simple visite du musée se combine alors avec une sortie au restaurant, une pause-café sur une terrasse panoramique, une séance de courses, une sortie dans un jardin ludique, etc…. 48 Diversity (between 10 and 15%). In some cases, people become members in order to qualify for discounts in the museum’s shop. Events The development of events is probably one of the most striking aspects of museum activities diversification. The museum is now the center of a cultural and social life which revolves around the exhibitions. Auditoriums or reception rooms host lectures, discussions and evening openings which punctuate the life of the museum. If these programs are initially oriented towards the creation of a cultural life which enhances the community of donors and members while promoting the institution, they tend to also generate income. Museums in the United-States, have become in recent years a preferred place for events such as weddings, political meetings, and professional conferences. These events have nothing to do with the museum’s cultural life but they are borrowing its prestigious "cultural" label. In some of the newest buildings that we studied, the reception rooms were designed sufficiently independently from the galleries to accommodate these new uses without disturbing the museum. Otherwise, it is not uncommon when visiting a museum on Saturday to come across an exhibition gallery in which a dozen people are busy installing tables and a reception buffet. This type of use actually extends the community-oriented role of the museum, trespassing its traditional boundaries to become a sort of trendy community hall. Sometimes, the phenomenon becomes absurd as in the Pasadena Museum of California Art (31), where, of the three stories of the museum, only the intermediate plateau is devoted to art exhibition. The ground floor is a parking garage and the top floor is a reception room with a panoramic terrace. In this case, the exhibition activity is subservient to the needs of the events which have become the museum’s core activity. Saturday night at the Pasadena Museum of California Art Los Angeles, CA Creation It’s quite rare to have programs related to creation in an art museum. Manufacturing is most frequently staged in craft museums in the form of "Hands-on-workshops" in which craftsmen are working in front of visitors and explaining their work. This is the case at the Glass Pavilion of Toledo (65), the Corning Museum of Glass (66), or the Tacoma Museum of Glass (45), where you can see demonstrations of glass blowing. On the top floor of the new Design Museum in New York (5), craftsmen are answering visitors’ questions. But this sort of display is intended to enhance techniques that mostly belong to the arts and craft’s world. As for art museums, the only experiences related to the display of artistic creation are in the field of performances, and were by and large nonexistent in the museums we visited. Likewise, there are very few institutions that show artistic practices on the mode of “work in progress.” This is the case of the Museum of Contemporary Art in Denver (37), which dedicates a room to an artist to develop an artwork in front of the visitors. Saturday night at the Peabody Essex Museum Salem, MA A new social role? Though traditional programs (collection, exhibition, and conservation) remain the core activities of museums, there is a clear tendency towards greater diversity of uses. New museums are slowly changing their image of cultural institutions in favor of a multi-polar image in which other activities related to education, consumption or events can have a life of their own. Museums have adopted a new social role; which is firmly rooted in their communities. They have become in a few years not only the new town halls but also the preferred recreation area for townspeople. By offering a multitude of activities, they tend to become complete leisure destinations where an audience of increasingly wide age and social background can come and spend a whole day or an evening. In this sense, the most striking example is undoubtedly the Getty Center (28), which offers a range of entertainment activities for all tastes thus extending the time of a visit. A visit to the museum is then combined with a restaurant outing, a coffee break on a panoramic terrace, some shopping, a fun garden outing, and so forth. Flyer of the Peabody Essex Museum Salem, MA 49 Image Le nouveau Musée d’Art doit faire face à une double exigence : il doit être simultanément un objet qui fait signe, une image de marque qui attire l’attention sur une ville ou un quartier et il doit lui-même être le contenant d’une collection. Des architectes de renom sont appelés pour garantir la visibilité médiatique de ces bâtiments que les villes collectionnent comme des œuvres d’art. Mais le Musée ainsi érigé en œuvre court le risque de se détacher de sa valeur d’usage au point de devenir, dans les cas extrêmes, impropre à sa destination. Comment se décline ce rapport entre contenant et contenu dans les nouveaux musées d’art américains? Dans quelle mesure l’expérimentation spatiale peut ou ne peut pas transiger avec l’usage? Quelle image les nouveaux musées cherchent-ils à donner d’eux? Un musée peut-il être simultanément œuvre et écrin? La dimension spectaculaire de l’architecture est-elle compatible avec l’usage? 50 Image The new Art Museum has to face a double task: it has to be at the same time a meaningfull signal in the city, a trademark for a city or a neighborhood and an efficient container for a collection. Famous architects are hired in order to guarantee media visibility for these buildings that cities collect like art works. But the museum as a work of art is subject to disconnection its function to the point of becoming, in the extreme cases, unworkable. How does this intricate relationship between the container and the content work in new American art museums? What are the limits of spatial experimentation with regard to the usability of a museum? What type of image are new museums trying to communicate? Can a museum be a shell for art and a work of art at the same time? Is the spectacular dimension of architecture compatible with usability? 51 Image Constat Des architectes-stars pour des programmes d’exception Zaha Hadid Renzo Piano Sur les 72 institutions que nous avons étudiées, 60 ont fait appel à de grandes signatures de l’architecture pour réaliser leur projet, soit 85%. Parmi ces d’architectes stars, choisis par le biais de concours d’architecture ou de commandes directes, un petit nombre d’agences se voient confier un grand nombre de commissions dans tous le pays. Ainsi 42% des nouveaux musées ont été construits par des architectes américains de renom, dont 4 par Allied Works , 4 par Machiado & Silvetti, 2 par Gluckman Mayner, 2 par Steven Holl et 2 par l’agence Tod Williams & Billie Tsien. 42% ont été conçus par de grandes agences internationales dont 8 par Renzo Piano, 3 par Herzog & de Meuron, 3 par Tadao Ando, 2 par Sanaa et 2 par Foster and Partners. Quant aux 16% restants, il s’agit le plus souvent de réhabilitations. A travers ces données, la dimension médiatique dans le choix des architectes est évidente. La notoriété des maîtres d’oeuvres facilite la levée de fond et leur expérience rassure les donateurs. On peut aller jusqu’à observer des effets de mode où le bouche à oreille chez les maîtres d’ouvrages conduit les institutions les unes après les autres à faire appel au même architecte. L’architecte Renzo Piano est ainsi devenu l’égérie de l’Architecture Muséale aux Etats-Unis après le succès de la Menil Collection (16). Son approche sobre et respectueuse des œuvres semble particulièrement appréciée des conservateurs et il a, à ce jour, plus de 8 musées construits ou en cours de réalisation aux Etats-Unis, soit un quart des commissions confiées aux architectes étrangers. La starification n’est pas un phénomène totalement nouveau De façon générale, le programme du musée, très prestigieux, a toujours été réservé aux architectes de renom: aux stars des années 50 (Saarinen), ont succédé les architectes en vogue dans les années 60-70 (Pei, Larabee Barnes, Johnson, Breuer, Kahn), puis ceux des années 80-90 (Meier, Venturi). L’évolution qu’on observe ne porte pas tant sur la notoriété des architectes choisis mais plutôt sur leur dimension internationale. Aujourd’hui, près de la moitié des musées que nous avons étudiés a été conçue par des architectes étrangers. Objectif principal: faire signe, créer un musée-icône Jacques Herzog & Pierre de Meuron Le nouveau musée cherche à diffuser une image de culture et d’excellence destinée à mettre en valeur la communauté dans laquelle il s’installe. Le bâtiment a le devoir d’incarner cette image et de faire signe à l’échelle de la ville. L’impact médiatique d’un musée dépend de l’attractivité initiale de la ville mais également de la réussite du projet. L’architecture des bâtiments fait désormais partie des atouts d’une institution au même titre que ses collections. D’ailleurs tous les nouveaux musées communiquent sur leur bâtiment à travers leurs sites internet, en proposant des prospectus concernant l’architecture ainsi que des visites guidées: "architectural tour". L’image des nouveaux musées Tadao Ando De la multitude des architectes et des bâtiments que nous avons étudiés, on peut identifier quelques images de référence. Il ne s’agit pas de catégories clairement distinctes les unes des autres mais plutôt de tendances qui peuvent se combiner entre-elles. Image institutionnelle Une partie des nouveaux musées donnent à lire une image classique qui fait référence à l’institution muséale du début du siècle aux Etats-Unis, construite sur le modèle du British Museum de Londres. Cette image néo-classique de rigueur permet d’asseoir la dimension institutionnelle du musée. On peut citer comme exemples: le MOMA (2), le Philadelphia Museum of Art (8), la National Portrait Gallery à Washington (10), le Modern Art Museum de Fort Worth (21), le McNay à San Antonio (22), le Museum of Contemporary Art San Diego à La Jolla (27), le Seattle Art Museum (41), le Tacoma Art Museum (44), le University of Michigan Museum of Art (62), le Museum of Fine Art de Boston (73). SANAA - Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa 52 Image Statement Starchitects for exceptional programs Of the 72 institutions that we surveyed, 60 have chosen big architect’s’ signatures for their projects (about 85%). Among starchitects, who are selected either through architectural competition or direct commissions, a small number of offices receive a large majority of commissions throughout the country. American stars have designed 42% of new museums including 4 museums by Allied Works, 4 by Machiado & Silvetti, 2 by Gluckman Mayner, 2 by Steven Holl and 2 by Williams & Tsien. International stars have designed 42% of new museums with 8 museums by Renzo Piano, 3 by Herzog & de Meuron, 3 by Tadao Ando, 2 by SANAA, and 2 by Foster and Partners. Of the 16% of projects remaining, most were restorations. Daniel Libeskind Throughout these projects, the media dimension in the choice of architects is obvious. Architects’ reputation facilitates fundraising and their experience reassures donors. In some cases there is a trend phenomenon where museum directors and trustees are spreading the word in favor of a particular architect. Thus institutions, one after another, are choosing the same architect. In that way, Italian architect Renzo Piano has become the muse of museum architecture in the United States after the success of the Menil Collection (16). His sober approach and its respect for the artworks are especially appreciated among curators. He has more than 8 museums built or under construction in the United States at the end of 2008, which represent a quarter of the commissions given to foreign architects. The star system is not a new phenomenon Brad Cloepfil (Allied Works) In general, the museum program has always been prestigious and reserved for renowned architects. The stars of the fifties (Saarinen), have gave way to the famous architects of the sixties and seventies (Pei, Larabee Barnes, Johnson, Breuer, Kahn), just as they were followed by those of the eighties and nineties (Meier, Venturi). The evolution of this phenomenon is not so much about the reputation of the architects but rather on their international dimension. Today, nearly half of the museums that we studied were designed by eminent foreign architects. The main goal is to create a museum-icon The new museum seeks to display an image of excellence to enhance the community in which it is embedded. The building has then a duty to embody this image and to drive tourists towards the city. The media impact of a museum depends on both the initial attractiveness of the city and the project’s success. Architecture is now one of the main assets of an institution along with its collections. Almost all new museums are communicating information about their buildings throughout their websites, in brochures about the architecture and in the now common guided "architectural tour”. Rodolpho Machado & Jorge Silvetti The image of new museums From the multitude of architects and buildings that we have studied, we can identify some images of reference. These are not to be understood as categories clearly distinct from one another, but rather as tendencies that can be viewed together. Steven Holl Institutional image Some of the new museums are displaying a classic image that references museum institutions of the early twentieth century in the United States, modeled after the British Museum in London. This image of strictness reinforces the institutional dimension of the museum. There are examples of different interpretations of this theme: the MOMA (2), the Philadelphia Museum of Art (8), the National Portrait Gallery in Washington (10), the Modern Art Museum in Fort Worth (21), the McNay in San Antonio (22), the Museum of Contemporary Art San Diego in La Jolla (27), the Seattle Art Museum (41), the Tacoma Art Museum (44), the University of Michigan Museum of Art (62), the Museum of Fine Art in Boston (73). Frank Gehry 53 Image San Francisco Museum of Modern Art, Mario Botta (1995) San Francisco, CA Dans certains cas, l’architecture va jusqu’à exploiter le thème du néoclassicisme en réutilisant en particulier des éléments architecturaux classiques comme: l’ordonnancement, la colonnade, la pierre de taille, la symétrie. C’est le cas notamment du San Francisco Museum of Modern art (33) dessiné par Mario Botta, de l’extension de Michael Graves pour le Detroit Institute of Arts (59) ou encore du projet d’agrandissement du musée de Cleveland (63). Dans ce cas précis, le bâtiment d’origine, typique de l’architecture néoclassique américaine du début du vingtième siècle, avait déjà fait l’objet d’une extension brutaliste de l’architecte Marcel Breuer. La nouvelle intervention de Raphael Vinoly procède d’une démarche hybride qui consiste à reprendre le motif de façade de Breuer et à l’appliquer sur le nouveau bâtiment dont la morphologie complète la figure symétrique et pompeuse de l’institution initiale. Là ou l’extension de 1971 marquait une image de contraste classique/moderne, celle de 2008 cherche au contraire l’unité en reprenant les éléments de chacun des deux bâtiments antagonistes pour constituer une sorte de liant entre eux. En général, cette attitude est adoptée dans le cas d’extensions de bâtiments néoclassiques existants dont les clients cherchent à conserver le caractère solennel. C’est, de la part des architectes, une attitude qui est d’ailleurs explicitée du point de vue du respect de l’existant. Enfin, certains musées font explicitement référence à des archétypes historiques comme le Getty Center (28) qui fait figure d’Acropole californienne. Il met en exergue les deux villes, Athènes et Los Angeles, qui se regardent à travers lui, poursuivant ainsi la tradition amorcée par la Getty Villa (29), une villa romaine "reconstituée" qui vient d’être rénovée et complétée par les architectes Machiado & Silvetti. The Detroit Institute of Arts expansion, Michael Graves (2007) Detroit, MI Original classical building + Vinoly expansion Cleveland Museum of Art - Cleveland OH Vinoly expansion + Marcel Breuer building Cleveland Museum of Art - Cleveland OH Getty Center, Richard Meier (1984-97) Los Angeles, CA 54 Sculpture Une part importante des musées construits aux Etats-Unis ces dernières années ont une architecture qui donne une place prépondérante à la forme: ce sont des bâtiments-sculptures. Ils se démarquent de leur contexte par contraste pour essayer de donner une image dynamique et contemporaine de l’institution qu’ils abritent. L’accent est souvent mis sur les dimensions expressives et spectaculaires de l’architecture. Les bâtiments prennent des formes nouvelles et insolites pour être le plus original possible. D’ailleurs, les visites guidées architecturales d’un bâtiment de ce type ou les brochures distribuées les concernant mettent toujours en avant : la radicalité de la forme, les outils d’ingénierie innovants utilisés pour concevoir le bâtiment, les techniques de pointe mises en oeuvre pour sa construction... En résumé, le bâtiment est toujours présenté comme une innovation exceptionnelle, comme "Le Musée du 21e siècle". L’architecture de Frank Gehry est emblématique de cette tendance: le Weisman Museum (47) qu’il a construit à Minneapolis en est un bon exemple au même titre que le Hunter Museum à Chattanooga (13) conçu par l’agence Randall Stout avec une référence évidente à Bilbao. Daniel Libeskind peut aussi faire partie de cette catégorie avec ses extensions instables et spectaculaires pour les musées de San Francisco (34) et de Denver (36). Mais on pourrait citer également les musées "à ailes" de Santiago Calatrava à Milwaukee (51) ou celui de l’agence autrichienne Coop Himmelb(l)au à Akron (64) avec son "Roof Cloud" qui tente, d’après ses concepteurs, " de se libérer de la gravité ". Il y a aussi les musées en forme de "volcans" comme celui dessiné par Antoine Predock à Laramie (38) ou le Museum of Glass de Tacoma (45). Parfois, l’approche sculpturale des architectes est plus abstraite et minimaliste comme dans les projets des architectes suisses Herzog & de Meuron: le musée De Young à San Francisco (32) ou encore le Walker Art Center à Minneapolis (46). On y perçoit un travail plastique sur la forme du bâtiment, sur l’abstraction de la matière de l’enveloppe, ainsi qu’une recherche sur l’ornementation, sur le motif. A l’intérieur, les espaces d’expositions atteignent un degré de dématérialisation fascinant avec un effacement total des éléments techniques (en particulier la ventilation). Ce qui est appuyé, dans le cas du De Young, par un traitement identique du sol, du plafond et des vitrines, tous recouverts du même parquet de bois sombre; et, au Walker, par un plafond fait de stries (poutres structurelles ou non) et surtout un traitement des sas d’entrée des salles à la fois sculpturaux dans leur forme, graphiques par leur motif et très proches des installations de James Turrell dans la façon dont ils cadrent la lumière. Le musée du Nelson Atkins (54) de Steven Holl rentre lui-aussi dans cette catégorie, en particulier par un travail captivant sur la lumière aussi bien à l’intérieur que depuis l’extérieur lorsque, à la tombée du jour, les "lentilles" Image In some cases, architecture even exploits the theme of neo-classicism by reusing classical architectural elements in classical orders, the colonnade, the stone and the symmetry. This category includes the San Francisco Museum of Modern Art (33) designed by Mario Botta, the extension of Michael Graves for the Detroit Institute of Arts (59) or the expansion project of the Museum of Cleveland (63). In this particular case, the original building, typical of the American neoclassical architecture of the early twentieth century, had already been extended in the seventies by brutalist architect Marcel Breuer. The intervention of Raphael Viñoly proceeded with a hybrid approach which consists of reusing a façade pattern from the Breuer building and applying it to the new building, whose plan is a mirror image of the initial institution. Whereas the 1971extension showed a contrast between classic and modern, the 2008 one seeks to unify the three buildings by including elements of each of them in order to join them together. Normally, this type of attitude is adopted for extensions of existing neoclassical buildings belonging to institutions that want to maintain the solemnity of their buildings. The architects explain this attitude in terms of respect for the existing building. Finally, some museums make explicit reference to historical archetypes like the Getty Center (28), a Californian Acropolis. It emphasizes a link between the two cities, Athens and Los Angeles, through this building, continuing the tradition initiated by the Getty Villa (29), a "reconstituted" Roman villa, which has just been renovated and expanded by Machiado & Silvetti architects. Sculpture An important part of the museums built in the United States in recent years is form oriented architecture: these are sculpture-buildings. They contrast highly with their urban context while giving a dynamic and contemporary image to the institution they are hosting. Emphasis is often placed on the expressive and dramatic dimensions of the architecture. The buildings are taking new and unusual forms to be as original as possible. Moreover, architectural tours or brochures regarding this type of building always insist on the radical nature of the form, the innovative engineering tools used to design the building, and the new technologies that have been necessary for its construction. In summary, the building is always presented as an outstanding innovation: "The Museum of the 21st century." Frank Gehry’s architecture is emblematic of this tendency. The Weisman Museum (47) which he built in Minneapolis is a good example, as well as the Hunter Museum in Chattanooga (13) designed by Randall Stout with an obvious reference to Bilbao. Daniel Libeskind may also be part of this category with his unstable and dramatic expansions for the museums in San Francisco (34) and in Denver (36). But we could also mention the “wing museums" by Santiago Calatrava in Milwaukee (51) or the design of the Austrian Agency Coop Himmelb(l)au in Akron (64). According to the architects, its "Roof Cloud" attempts "to get rid of gravity." There are also museums shaped like "volcanoes," for example, the one designed by Antoine Predock in Laramie (38) or the Museum of Glass in Tacoma (45). Sometimes architects develop a more abstract and minimalist sculptural approach, like the Swiss architects Herzog & de Meuron’s projects, the De Young Museum in San Francisco (32) or the Walker Art Center in Minneapolis (46). There is a sculptural work in the building’s form, in the envelope’s abstraction, as well as researched ornamentation and patterns. Inside, the exhibition rooms reach a fascinating degree of dematerialization with a total obliteration of technical elements (especially ventilation). This is supported, in the case of De Young, by using identical material on floors, ceiling and showcases, all in the same dark wood. At the Walker, ceilings are striped (structural and non-structural beams) and entrances to the galleries have particular sculptural shapes, graphical patterns and are very close to James Turrell’s installations in the way they frame the light. The Nelson Atkins Museum (54) by Steven Holl also fits into this category, especially through its fascinating work on light both inside and outside, when, at dusk, the "lenses" become lanterns and light up the site with their white haloes, becoming a land art installation. Abstraction can also come from in purely graphic work such as the effect produced by the gray and black volumes of the Rosenthal Center for the Arts in Cincinnati (12) designed by Zaha Hadid, or the white and unstable cubes of the New Museum in New York (1) by Sanaa, or the research on the grid proposed by 55 Image Nelson Atkins Museum: Bloch building, Steven Holl (2007) - Kansas City, MO Denver Art Museum: Hamilton Building, Daniel Libeskind (2006) - Denver, CO 56 Musées sculpturaux Image Sculptural museums Wexner Center for Visual Arts, Peter Eisenman (1989) Rosenthal Center for Contemporary Art, Zaha Hadid (2003) New Museum of Contemporary Art, SANAA (2007) Frederick R Weisman Museum, Frank Gehry (1993) 57 Image s’éclairent comme des lanternes et illuminent le site de leur halo blanc comme une installation de land art. L’abstraction peut venir aussi d’un travail purement graphique comme l’effet produit par les volumes noirs et gris du musée de Zaha Hadid à Cincinnati (12), ou les cubes blancs et instables du New Museum de New York (1) par Sanaa, ou encore la recherche sur les grilles proposée par Peter Eisenman au Wexner Center à Columbus (11). Certains musées vont même jusqu’à devenir presque immatériels comme le Glass Pavilion de Toledo (65), dessiné encore par Sanaa, que ses parois en verre courbes rendent presque invisible. Menil Collection, Renzo Piano (1987) Houston, TX Ces bâtiments-sculptures cherchent tous à devenir des monuments emblématiques, des icones identifiables en un regard, si bien que leur forme devient parfois le support de la création du logo qui va accompagner l’image du musée. Sobriété Face à cette tendance sculpturale forte, celle qui prône la sobriété résiste bien. Ce sont des architectures qui jouent principalement sur une image de pureté et de retenue. Le langage reste le plus souvent dans une géométrie simple, souvent orthogonale et respectueuse des gabarits des immeubles environnants. Pour l’institution, il s’agit de mettre en valeur une image de sobriété élégante qui permet de faire coïncider une image simultanément classique et moderne. Ce discours se double aussi souvent d’un discours qui consiste à mettre en valeur les salles d’expositions comme élément central du musée. Expansion of the Morgan Library, Renzo Piano (2005) New York, NY Pullizer Foundation for the Arts, Tadao Ando (1997) Saint-Louis, MO Les musées les plus représentatifs de cette tendance sont, en premier lieu, ceux dessinés par Renzo Piano: la Morgan Library à New-York (6), le High Museum d’Atlanta (15), la Menil Collection (16) et la Twombly Gallery à Houston (17), le Nasher Sculpture Center à Dallas (20) ou encore le Art Institute de Chicago (49). Ce sont des bâtiments où l’on retrouve un souci de précision sur les détails et d’économie de matériaux. Cela ne veut pas dire que le matériau de façade ne se démarque pas de son environnement car, dans un souci de pureté, ces musées qui rivalisent de sobriété sont souvent en verre, en métal ou en béton et l’effet de contraste peut être fort et parfois très controversé localement. C’est le cas des façades vitrées du Contemporary Art Museum de Denver (37) et du Figge Art Museum de Davenport (52) ou des bâtiments en bétons bruts tels que le nouveau Stone Hill Center du Clark (67) à Williamstown, la Pulitzer Foundation (56) à Saint Louis et le Contemporary Art Museum (57) mitoyen. Dans cette recherche de sobriété absolue, le musée sort parfois du domaine de l’art pour fleureter avec le sacré. A la Menil Collection (16), il y a un mélange assumé entre le religieux et l’art. On ressentait déjà une dimension presque mystique dans le bâtiment de Renzo Piano avec ses façades austères, son péristyle et l’atmosphère lumineuse intérieure évanescente. Mais il n’y a plus de doute quant aux volontés de sacralisation de l’art de Mme de Menil lorsque les visiteurs pénètrent dans la chapelle où ils sont invités à méditer devant quatre tableaux de Rothko ou encore dans la chapelle qui met en scène les fresques d’une église byzantine chypriote du 13e siècle (18). Détournement d’une image pré-existante Figge Art Museum, David Chipperfield (2005) Davenport, IO Museum of Contemporary Art, David Adjaye (2007) Denver, CO 58 Les cas des musées qui se construisent à partir du détournement d’un bâtiment existant ne sont pas exemptés des enjeux en termes d’image. Ce sont d’ailleurs souvent les institutions les plus radicalement contemporaines qui font le choix de s’installer dans des bâtiments désaffectés. Cela leur permet d’offrir des espaces atypiques et de bénéficier de plus de surface pour le même budget qu’un bâtiment neuf. Le PS1 (3) s’est ainsi installé dans une ancienne école du Queens, le Dia Beacon (7) dans une imprimerie, la Chinati Foundation (23) dans un ancien fort militaire, le Scottsdale Museum of Contemporary Art (25) dans un complexe de salles de cinéma, et le Museum of Contemporary Art San Diego Downtown (26) dans l’ancien dépôt de bagages de la gare Santa Fe. Le détournement de l’image d’un bâtiment existant, renforcé par un travail sur le graphisme et la signalétique, comme une couche qui aurait été ajoutée sur les murs dégradés, permet de conférer à ces institutions un caractère branché sur le modèle des anciens lofts d’artistes de Soho. C’est le cas du Massachusetts Museum of Contemporary Art ou "Mass Moca" (68) qui, installé dans une ancienne usine, est devenu grâce à une image et une programmation d’avant-garde, une des destinations culturelles liées à l’art contemporain les plus importantes de la côte est. Image Peter Eisenman at the Wexner Center in Columbus (11). Some museums become almost immaterial like the Glass Pavilion in Toledo (65), designed by Sanaa, where the curved glass walls make the building nearly invisible. All these sculpture-buildings seek to become emblematic monuments, icons that one can identify at a glance. Their shape becomes the support for the creation of the logo, which will accompany and spread the museum’s image. Sobriety Facing this strong sculptural trend, there is a counter movement related to sobriety. This architecture focuses primarily on an image of purity and restraint. The language remains most often simple, using mainly orthogonal geometry taking into consideration the scale of surrounding buildings. For an institution, this type of architectural approach emphasizes a sense of chic simplicity that allows its image to appear simultaneously classic and modern. This speech often accompanies a concern with putting the exhibition gallery at the center of the work on the museum. The most representative museums of this tendency are, first of all, those designed by Renzo Piano: the Morgan Library in New York (6), the High Museum in Atlanta (15), the Menil Collection (16) and the Twombly Gallery in Houston (17), the Nasher Sculpture Center in Dallas (20) and the Art Institute of Chicago (49). In all of these buildings, there is a strong interest in details and in the economy of materials. This does not mean that the cladding material doesn’t stand out from the environment. In this search for purity, these sober museums are often made of glass, metal or concrete, and the effect of contrast is sometimes very powerful and may sometimes be locally controversial. This is the case with glass facades on the Contemporary Art Museum in Denver (37) and on the Figge Art Museum in Davenport (52) or the concrete buildings such as the new Stone Hill Center of The Clark (67) in Williamstown, the Pulitzer Foundation (56) and the Contemporary Art Museum (57) in St Louis. In this search for absolute sobriety, museums sometimes leave the art field to flirt with the sacred. At the Menil Collection (16), the mix between religion and art is assumed. Renzo Piano’s building already had an almost mystical atmosphere with its austere facades, its peristyle and the evanescent light inside. But there is no doubt about Dominique de Menil’s will to make the art sacred in the Rothko Chapel, where visitors are invited to meditate in front of four Rothko paintings or in the Chapel which displays frescoes from a Byzantine Cypriot church of the 13th century (18). Appropriation of a pre-existing image Museums which reuse existing buildings also have to address big issues regarding their image. It is often the most radical contemporary institutions which choose to settle in abandoned buildings. It allows them to invest unusual spaces and have more space for the same budget than they would get with a new building. P.S.1 (3) is installed in an old school in Queens, the Dia Beacon (7) in a print factory, the Chinati Foundation (23) in an old military base, the Scottsdale Museum of Contemporary Art (25) in a cinema complex, and the Museum of Contemporary Art San Diego Downtown (26) in the old Santa Fe Depot baggage building. The diversion of an existing building’s image, reinforced by graphic work and signage layered onto the damaged walls, gives these institutions the trendy character of former Soho artist’s lofts. This is the case for the Massachusetts Museum of Contemporary Art or "Mass Moca" (68) which has settled in a former factory between New York and Boston and has become, thanks to its avant-garde image and program, one of the most important cultural destinations for contemporary art on the east coast. Rothko Chapel, Menil Collection, Philip Johnson (1971) Houston, TX Byzantine Fresco Chapel, Menil Collection, François de Menil (1996) Houston, TX 59 Image 60 Musées installés dans des bâtiments réhabilitatés Museums settled in refurbished buildings Image Print factory, Dia Beacon, OpenOffice (2003) Beacon, NY Military base, Chinati Foundation, Donald Judd (1972-2000) Marfa, TX School, PS1, Frederick Fisher (1995-97) New York, NY Factory, Mass MOCA, Brude & Cott (1992-99) North Adams, MA 61 Image Relation entre contenant et contenu Alors que les musées sont de plus en plus aux prises avec la nécessité de faire signe, de constituer une forme cohérente en soi, ils doivent en même temps répondre à des contraintes liées à l’exposition des œuvres. On voit ainsi apparaître plusieurs réponses ou postures théoriques qui articulent la négociation entre les exigences en terme d’image et de fonctionnement des musées d’art. L’architecte part de l’intérieur des salles d’exposition pour donner une image extérieure L’architecture de Renzo Piano reste la plus importante référence de l’attitude qui considère que l’espace muséal intérieur doit déterminer l’identité extérieure du bâtiment. Dans ses projets, les salles d’exposition sont quasiment devenues un archétype spatial : il y a une volonté claire de créer un univers architectural neutre qui met au maximum en valeur les oeuvres. Les salles aveugles sont blanches avec des planchers en bois clair et il y a un travail presque obsessionnel sur la lumière naturelle, sur la manière de la filtrer pour ne pas endommager les oeuvres. Ensuite, la forme de l’édifice émane de ce travail intérieur et aboutit à des bâtiments constitués de volumes simples dont les façades, le plus souvent aveugles, donnent à lire l’expression du dispositif de lumière zénithale en toiture. L’objectif premier est de créer un objet fini, sculptural et si possible spectaculaire Dans le cas des bâtiments qui sont principalement caractérisés par leur forme, la question du traitement des salles d’expositions se pose dans le cadre d’une plus ou moins grande indépendance entre l’intérieur et l’extérieur, sachant que les exigences de la muséographie ne sont pas nécessairement compatibles avec celles de la forme du bâtiment. Et il existe donc un panel qui oscille entre deux situations opposées, deux modèles antagonistes : D’un côté, on trouve un musée dont les salles d’expositions sont traitées de façon totalement indépendante de la forme du bâtiment. Les salles sont imaginées comme des boites orthogonales et neutres qui sont ensuite drapées d’une peau sculpturale qui forme un objet insolite. Dans ce type de cas, l’espace entre les dites boîtes et la peau devient le cœur du travail spatial de l’édifice et abrite souvent le hall et les circulations (exemples : Frederick R Weisman Museum (47), American Heritage Center (38), Milwaukee Art Museum (51), Akron Art Museum (64), Hunter Museum of American Art (13)). De l’autre côté, on trouve un musée dont les salles d’expositions s’accommodent du strict négatif des formes expressives de la façade. C’est le cas de l’extension du Denver Art Museum (36) construit par Daniel Libeskind et où la géométrie des salles d’expositions découle totalement des formes sculpturales du bâtiment. C’est la muséographie qui doit alors composer avec les espaces géométriques atypiques des salles, ce qui n’est pas sans nécessiter quelques acrobaties. Dans cette dialectique qui tourne à la lutte entre la forme et la fonction, c’est la valeur de l’entre-deux qui varie comme si les deux recherches ne pouvaient trouver leur accomplissement que en dehors des contraintes de l’autre. Mais il existe une dernière famille de projets qui parvient à l’aboutissement d’un travail sculptural combiné entre la forme extérieure et les espaces d’expositions. Ces projets démontrent que la recherche spatiale et sculpturale n’est pas incompatible avec l’exposition des œuvres si les deux sont menées de front en tenant compte de leurs contraintes mutuelles (exemples : De Young Museum (32), Nelson Atkins Museum (54), Bellevue Arts Museum (43), New Museum (1), Institute of Contemporary Art (72), Rosenthal Center for Contemporary Art (12)). Un icone, une marque, un label En somme, les musées américains sont entrés dans l’aire du marketing: l’image d’un musée est désormais créée par une constellation d’outils qui vont du logo au site internet en passant par l’architecture même du bâtiment. Chaque institution façonne une identité visuelle qui n’est d’ailleurs plus forcément en adéquation avec les oeuvres qu’elle expose. On assiste même aujourd’hui à une dématérialisation des institutions qui deviennent des labels qui s’exportent dans le monde entier comme la marque "Louvre " qui se vend à Lens, à Atlanta et à Abu Dhabi ou encore la marque "Guggenheim" à Bilbao ou Las Vegas. 62 Image Relationship between container and content While museums are increasingly facing the need to establish a coherent and meaningfull building shape, they must at the same time respond to constraints related to exhibition. There are many responses or theoretical postures which articulate the negotiation between the demands in terms of image and the way art museums are organized. The architect starts from the interior of the exhibition spaces to create an exterior image Renzo Piano’s architecture is still the most important reference of this tendency where gallery space determines the outside identity of the building. In his projects, exhibition spaces have become the archetypal space: there is a clear will to create a neutral architectural space that highlights the artwork. Galleries are blind with white walls and light wood floors. There is an almost obsessive concern with natural skylight; Piano develops various ways of filtering light in order to avoid damaging the artwork. The shape of the building directly emanates from the interior spaces and leads to museums made of simple volumes with blind facades that express the sunlit roof. The main goal is to create a sculptural and spectacular object In the case of buildings which are mainly characterized by their shape, gallery spaces have to be thought relatively independent from the outside, especially if the requirements for the galleries are not necessarily compatible with the shape of the building. There is therefore a kind of gradient, which oscillates between two opposite situations, two antagonistic models: The first model is a museum in which galleries are considered totally independently from the shape of the building. The exhibition spaces are thought as neutral white boxes which would then be wrapped in a sculptural skin to form an unusual object. In such cases, the gap between the skin and the boxes becomes the heart of the spatial work and often hosts circulation. (For example, the Frederick R Weisman Museum (47), the American Heritage Center (38), the Milwaukee Art Museum (51), the Akron Art Museum (64), and the Hunter Museum of American Art (13)). The other model is a museum where the exhibition is strictly the inverse of the facade’s expressive shape. This is the case for the extension of the Denver Art Museum (36), built by Daniel Libeskind, where the geometry of the exhibition comes entirely from the sculptural forms of the building. The museography must then deal with the atypical geometry of the rooms, which can sometimes require acrobatics. In this dialectic that runs to a struggle between form and function, compromises between the two poles vary, as if each idea could not exist without the constraints of the other. But there is one last family of projects which succeeds at a sculptural approach that combines work on the exterior shape and on the exhibition spaces. These projects show that spacial research and sculpture are not incompatible with the exhibition of works if both are pursued simultaneously taking into account their mutual constraints (For example, the De Young Museum (32), the Nelson Atkins Museum (54), the Bellevue Arts Museum (43), the New Museum (1), the Institute of Contemporary Art (72), and the Rosenthal Center for Contemporary Art (12)). An icon, a brand, a label In fact, American museums have entered the area of marketing: a museum’s image is now created through a constellation of tools that range from logos to websites, on through the architecture of the building itself. Each institution tries to create a visual identity, which no longer necessarily matches the artworks on display. We are even witnessing today a dematerialization of institutions, which are becoming labels. Museums are exporting their brands worldwide, like the "Louvre" which sells itself in Lens, in Atlanta and Abu Dhabi or the "Guggenheim" in Bilbao or Las Vegas. 63 Image 64 De l'intérieur vers l'extérieur Image From inside to outside Houston Museum of Fine Arts, Raphael Moneo (1999) Houston, TX Menil Collection, Renzo Piano (1982-87) Houston, TX Nasher Sculpture Center, Renzo Piano (2003) Dallas, TX High Museum of Art, Renzo Piano (2005) Atlanta GA 65 Image 66 De l'extérieur vers l'intérieur : espaces de transition From outside to inside : in-between spaces Image Akron Art Museum, Coop Himmelb(l)eau (2002) Akron, OH Hunter Museum of American Art, Randall Stout (2005) Chattanooga, TN Institute of Contemporary Art, Diller & Scofidio + Renfro (2006) Boston, MA Milwaukee Art Museum, Santiago Calatrava (2001) Milwaukee, WI Frederick R Weisman Museum, Frank Gehry (1993) Minneapolis, MN 67 Image 68 Adéquation entre intérieur et extérieur Adequacy between inside and outside Image Nelson Atkins Museum, Steven Holl (2007) Kansas City, MO Bellevue Arts Museum, Steven Holl (2001) Bellevue, WA De Young Museum, Herzog &de Meuron (2005) San Francisco, CA Rosenthal Center for Contemporary Art, Zaha Hadid (2003) Cincinnati, OH Wexner Center for Visual Arts, Peter Eisenman (1989) Columbus, OH 69 Image 70 Adéquation entre intérieur et extérieur : les contraintes Adequacy between inside and outside : constraints Image Glass Pavilion, Toledo Museum of Art, Sanaa (2006) Toledo, OH Contemporary Jewish Museum, Daniel Libeskind (2008) San Francisco, CA Denver Art Museum: Hamilton Building, Daniel Libeskind (2006) Denver, CO 71 Architecture Le programme du musée offre une grande liberté de conception aux architectes. Il est par excellence un terrain d’expérimentation privilégié de l’architecture contemporaine qui se caractérise par la grande diversité de ses langages et de ses formes. L’analyse et la comparaison des choix architecturaux en termes d’espace, de lumière, de parcours, d’enveloppe, de choix constructifs, peut apporter une lecture plus fine de ces bâtiments qui fabriquent l’histoire de l’architecture au début du XXIème siècle. Y a-t-il des récurrences dans les multiples réponses architecturales? Quels sont les modèles de l’architecture des nouveaux musées? Quelles sont les thématiques architecturales qui sont développées? 72 Architecture The program of a museum grants architects a great freedom in its design. It is one of the favorite fields of experimentation for contemporary architecture expressing itself throughout the great diversity of its languages and forms. The analysis and comparison of architectural choices in terms of space, light, construction, pathway, and cladding, can bring a deeper understanding of these buildings which are making the history of architecture in the beginning of the 21st century. Are there recurring themes in multiple architectural proposals? What are the architectural models of the new museums? What architectural themes are developed? 73 Architecture Quelques récurrences architecturales L’architecture des musées aux Etats-Unis, intimement liée au "star system" de l’architecture, est nécessairement emprunte des différentes modes et des recherches plastiques en vogue. On retrouve d’autant plus ces stigmates sur les bâtiments que la tendance depuis les années 90 s’est déportée vers des recherches de plus en plus axées sur la forme. Relation au contexte Nelson Atkins Museum, Steven Holl (2007) Kansas City, MO Bellevue Arts Museum, Steven Holl (2001) Bellevue, WA La notion de contexte aux Etats-Unis prend une dimension particulière car elle se confronte au phénomène de l’étalement urbain. Le rapport "morphologique" est souvent inopérant dans le contexte de la grille urbaine qui, en limitant l’impact de la forme sur l’environnement, a tendance à favoriser la création de bâtiments "tout fait" posés sur leur parcelle et dont la conception n’a rien à voir avec le site. Si on peut trouver dans l’architecture de Daniel Libeskind l’expression la plus flagrante de cette tendance, on s’aperçoit qu’elle n’est paradoxalement pas du tout incompatible avec une préoccupation urbaine. A l’inverse, le travail de Renzo Piano dans lequel on retrouve systématiquement la double obsession d’allier une réponse spécifique au programme du musée avec la création d’un espace public semble aborder de façon quasiment identique chacun de ses projets. Ils ne prennent en fait pas réellement appui sur la spécificité de chaque site auquel ils semblent préférer imposer leur logique propre et leurs qualités. Dans le contexte des villes américaines, pour aborder la question du rapport d’un bâtiment à son environnement, il faut sans doute se référer à un champ de facteurs plus large que celui de la morphologie. La géographie, la topographie et l’histoire deviennent des données qui peuvent potentiellement marquer le projet comme on peut l’observer par exemple dans l’architecture de Steven Holl. Au Nelson Atkins (54), le travail de "topographie artificielle" provient de la reconnaissance du rapport entre le bâtiment existant monumental et son jardin en pente qui se déploie devant lui. La forme et le traitement du béton rouge du Bellevue Arts Museum (43) fait lui écho aussi bien à l’environnement quasi suffocant des immeubles commerciaux qui l’entourent qu’à la réminiscence de la petite école en bois rouge qui avait abrité les premiers ateliers d’art organisés par les résidents de Bellevue dans les années quarante. Enveloppe et matériaux En ce qui concerne l’enveloppe des musées, leur peau extérieure, une tendance à la mono-matérialité se détache très clairement. Elle est à mettre en relation avec un phénomène de mode dans l’architecture contemporaine qui consiste à rechercher l’enveloppe la plus uniforme possible dans laquelle un matériau ou un dispositif de façade unique permet de répondre à toutes les situations : opacité, ouvertures, filtre, grilles d’aération, toiture, entrée, signalétique, etc.... en donnant également au bâtiment la dimension sculpturale d’un objet de design. Ainsi beaucoup de musées proposent des façades composées de panneaux métalliques opaques (exemples: High Museum (15), Denver Art Museum (36), Seattle Art Museum (41), Frederick R Weisman Museum (47)) ou perforés comme au De Young Museum (32). Dans ce cas, le bâtiment sculptural est entièrement recouvert d’une peau de cuivre dont les motifs d’emboutissements et de perforations varient à l’infini en texture et en porosité pour agrémenter toutes les contraintes de la façade. D’autres architectes optent pour une résille métallique homogène comme celle du New Museum (1), ou sous forme de cassettes comme les "nuages" qui composent la façade du Walker Art Center (46). Dans cette recherche d’une peau faite d’un matériau unique, l’attitude la plus surprenante est sans doute celle qui utilise le verre. Bien qu’apparemment contradictoire avec un programme de salles d’exposition d’œuvres d’art, nous avons dénombré plus de six musées qui proposent une façade totalement vitrée. Lorsqu’il s’agit d’une recherche d’abstraction formelle pure, d’une volonté de jouer avec les reflets de la ville, le verre est utilisé comme un parement devant un mur opaque. Mais, dans d’autres cas, la recherche sur la façade est en relation avec l’organisation intérieure du bâtiment et la peau prend alors une véritable épaisseur qui gère de façon intelligente la lumière naturelle, les vues, le contrôle des ambiances, la technique. Ainsi, au Museum of Contemporary Art à Denver (37), la peau en verre fumé qui habille tout le bâtiment est doublée, à l’intérieur, d’une seconde peau en 74 Architecture Few architectural recurrences Architecture of museums in the United States, closely linked to the architectural "star” system, is necessarily bounded within its various tendencies. These are even more visible in the buildings as they have been increasingly focused on form since the 1990’s. Relation to context The notion of context in the United States takes on special meaning as it is confronted with the phenomenon of urban sprawl. The "morphological" point of view is often irrelevant in the context of the urban grid. While limiting the impact of the form on the environment, the grid tends to foster "ready made" buildings, whose design has nothing to do with the site. If one can find in the architecture of Daniel Libeskind the most blatant expression of this tendency, his work is paradoxically not at all incompatible with an urban concern. In contrast, the work of Renzo Piano, in which one steadily finds the double obsession of combining a specific response to a museum program along with the creation of an urban public space, seems to have a constant approach regardless the diversity of each site. Renzo Piano’s approach is finally more concerned in trying to transfer its own logic on the site than to extract some qualities out of it. In the context of American cities, in order to address the relationship of a building to its environment, one has to refer to a wider range of factors than morphology. Geography, topography and history become data that can potentially nourish the project, as can be seen in Steven Holl’s architecture. At the Nelson Atkins Museum (54), the work on "artificial topography" comes from the recognition of the relationship between the existing building and the monumental sloping garden unfolding before it. The shape and treatment of the Bellevue Arts Museum’s (43) red concrete echoes both the suffocating commercial buildings that surrounds the museum and the little red schoolhouse, which housed the first arts classes organized by Bellevue’s residents in the 40’s. Cladding and materials Regarding buildings’ cladding, its outer skin, one can see a very clear tendency to mono-materiality throughout the many buildings we studied. This can be linked to a fashion phenomenon in contemporary architecture, which consists of aiming for a uniform envelope able to address all the thechical needs of a museum: opacity, openings, filtering [[of light?]], air vents, a roof, an entrance, signage, and so forth, giving the building a sculptural dimension close to that of a design object. Hence, many museums facades are composed of opaque metal panels (as found in the High Museum (15), the Denver Art Museum (36), the Seattle Art Museum (41), and the Frederick R. Weisman Museum (47)) or perforated panels like the De Young Museums (32). In this case, the sculptural building is fully covered with a skin of copper panels that are stamped and perforated. This allows the pattern to vary indefinitely in terms of texture and porosity in order to address all the technical constraints of the facade. Other architects are opting for a homogeneous metal mesh like the New Museum (1), or the aluminum panels, the "clouds,” that clad the facade of the Walker Art Center (46). In this quest for a single material skin, the most surprising choice is perhaps that of glass. Although glass is apparently contradictory to the needs of often light-restricted exhibition halls, we counted six glass facade museums. When architects use glass in order to play with the reflection of the surrounding city in an attempt at sheer formal abstraction, the glass is used as a veneer added to an opaque wall. But in other cases, when research on the envelope is related to the internal organization of the building, the skin then develops a true thickness able to deal with issues of natural light, view and environment control. Thus, at the Museum of Contemporary Art in Denver (37), the smoked glass skin that clads the entire building is coupled inside with a polycarbonate skin. The facade, in its thickness, can then naturally light the museum through a peripheral circulation gallery while creating a system of environmentally-sound natural ventilation and air conditioning that granted the building a LEED gold medal. At the Nelson Atkins Museum (54), the external envelope of the building is split in two: the outer U glass skin is separated from the inner sandblasted glass skin by a three foot void, which hosts a shutter system and the facade 75 Architecture Seattle Art Museum, Allied Works (2007) Seattle, WA Contemporary Jewish Museum, Daniel Libeskind (2008) San Francisco, CA De Young Museum, Herzog & de Meuron (2005) San Francisco, CA New Museum, Sanaa (2007) New York, NY Walker Art Center, Herzog & de Meuron (2005) Minneapolis, MN 76 Enveloppe : une tendance à la mono-matérialité Cladding : a tendency to mono-materiality Architecture Nelson Atkins Museum, Steven Holl (2007) Kansas City, MO Museum of Contemporary Art, David Adjaye (2007) Denver, CO Glass Pavilion, Toledo Museum of Art, Sanaa (2006) Toledo, OH 77 Architecture polycarbonate. La façade, dans son épaisseur, permet alors d’éclairer naturellement tout le musée par l’intermédiaire d’une galerie de circulation périphérique tout en créant un système de ventilation et de climatisation naturelle qui a valu au bâtiment la médaille d’or du label écologique américain (LEED). Au Nelson Atkins Museum (54), l’enveloppe extérieure du bâtiment est dédoublée: la peau de réglite extérieure est séparée de la peau de verre sablé intérieure par un vide visitable de 1 mètre de large dans lequel on trouve un système de stores, la structure de la façade ainsi qu’un dispositif lumineux permettant d’éclairer les murs de verre la nuit. Et, pour retrouver des vues, le système s’interrompt pour amener le vitrage intérieur au nu extérieur où il devient alors transparent. Mais l’exemple le plus extrême de cette tendance est sans doute le Glass Pavilion de Toledo (65) où, hormis quatre volumes opaques, toutes les parois verticales du musée sont en verre. Le visiteur est invité à se plonger dans un univers de courbes transparentes et de reflets, entre intérieur et extérieur. La tendance à la mono matière dépasse alors la peau pour investir le bâtiment dans sa globalité. Distribution La question de la distribution est un enjeu central dans la programmation d’une institution car c’est elle qui instaure les relations entre les différentes entités programmatiques du musée. Elle conditionne également la réussite ou non d’une greffe (nouvelle aile, extension) ainsi que la bonne orientation du visiteur dans l’institution. La distribution détermine donc le parcours de la visite. Et on trouve dans ce domaine toute une échelle d’approches qui vont d’une disposition non hiérarchique des espaces où le visiteur est libre de choisir l’ordre de sa visite, à un parcours principal totalement linéaire. Le parti-pris distributif est avant tout à mettre en relation avec la taille du musée. Un cinquième des musées que nous avons étudié ont une superficie de galeries trop petite (moins de 1000 m2) pour que le système distributif constitue un véritable enjeu. Par contre, dans le cas des très grandes institutions, il devient primordial de choisir une organisation limpide. Par la force des choses, il est impossible à ces grands musées de proposer un parcours linéaire. Cependant il est rare qu’ils optent pour une distribution totalement libre, ce qui est d’ailleurs cohérent avec l’organisation le plus souvent thématique ou chronologique des œuvres. En général, les grandes institutions cherchent à créer un espace central qui permet de donner une meilleure lisibilité de leurs programmes. Cet espace peut être un noyau distributif qui dessert à chaque niveau un groupe de salles dans lequel les visiteurs déambulent librement. C’est le cas au MOMA (2), au High Museum (15), au Milwaukee Art Museum (51), ou encore au Seattle Art Museum (41). Dans le cas d’extensions de musées qui comportent déjà des bâtiments existants avec leurs propres circulations verticales, les architectes proposent souvent un espace couvert qui joue le rôle d’atrium et qui, faute de concentrer les circulations verticales, constitue un point de repère qui rend la distribution plus lisible (exemples: Boston Museum of Fine Art (73), Cleveland Museum of Art (63), Peabody Essex Museum (69), National Portrait Gallery and American Art Museum (10)). L’un des rares exemples de parcours volontairement libre dans une grande institution reste le Getty Center (28) qui propose un assemblage de pavillons autour d’une cour centrale. Ils sont reliés entre eux horizontalement par des circulations intérieures et des terrasses extérieures mais possèdent également chacun une circulation verticale. Les visiteurs peuvent donc monter et descendre ou entrer et sortir à leur guise dans chacun des pavillons de façon non hiérarchique. Pour les musées de taille intermédiaire, il y a presque systématiquement une volonté de créer un parcours principal de visite. Lorsqu’il s’agit d’un musée vertical, le rapport entre l’ascenseur et l’escalier (ou la rampe) devient crucial et l’une ou l’autre des circulations est toujours privilégiée, souvent au détriment de l’autre. Au New Museum (1), au Museum of Arts and Design à New York (5), et au Contemporary Art Museum de Denver (37), il est suggéré au visiteur de monter au dernier étage par l’ascenseur et de redescendre par un étroit escalier encloisonné. Le défaut de cette option est que l’escalier s’apparente souvent à un escalier de secours et l’attente aux ascenseurs peut parfois être longue. C’est d’ailleurs pour cette raison que les monte-charges, autrefois relégués 78 Architecture structure. It also integrates a lighting system that illuminates the glass walls at night. In some parts of the building, the system stops and transparent openings allow views of the outside. The most extreme example of this trend is undoubtedly the Glass Pavilion in Toledo (65), where, except for four opaque volumes, all the vertical walls of the museum are made of glass. The visitor is invited to immerse herself into a world of transparent curves and inside out reflections. The trend towards a single material then trespasses the skin to invest the whole building. Distribution Distribution is a central issue in the planning of an institution as it establishes relationships between the various entities of the museum’s program. It also determines the success or failure of a transplant (a new wing, an extension) and the proper orientation of visitors inside the building. The distribution determines the course of the visit. In this area a wide range of approaches vary from of a non-hierarchical disposition of spaces where the visitor is free to choose the order of his visit, to a completely linear main route or "architectural promenade.” The distributional option is primarily linked to a museum’s size. The gallery space of a museum has to be over a critical size (more than 10,000 sq. ft.) for the distributive system to be a real issue. On the other hand, in the case of very large institutions, distribution becomes crucial for clear organization as their size forbids them from proposing a linear pathway. However, it is rare that they opt for a fully free distribution, which is consistent with the organization most often thematic or chronological of art works. In general, large institutions seek to create a central space providing a better understanding of their programs. This space can be a distributive core which leads, at every level, to a group of rooms where visitors roam freely. This is the case of the MoMA (2), the High Museum (15), the Milwaukee Art Museum (51), or the Seattle Art Museum (41). In the case of museum extensions in which the existing building already has its own vertical circulation system, architects often propose a covered courtyard which serves as an atrium. It then acts as a reference point in order to makes distribution easier to read (as in the Boston Museum of Fine Art (73), the Cleveland Museum of Art (63), the Peabody Essex Museum (69), and the National Portrait Gallery and American Art Museum (10)). One of the few examples of free voluntary route in a great institution is the Getty Center (28), which offers a collection of pavilions around a central courtyard. They are connected horizontally by internal and outdoor circulation but each one of the buildings also has its own vertical circulation. Visitors can roam up and down or in and out as they wish in each of the pavilions in a nonhierarchical way. For mid-sized museums, there is most of the time a desire to create a main access route. In the case of a vertical museum, the relationship between the elevator and the stairs (or ramp) becomes crucial and one or the other is always privileged, often to the detriment of the other. At the New Museum (1), at the Museum of Arts and Design in New York (5) and at the Contemporary Art Museum in Denver (37), visitors are invited to climb to the top floor by elevator and then work their way down trough a narrow enclosed staircase. The side effect of this option is that the staircase is often used as service circulation and waiting for the elevator can sometimes be lengthy. It is for this reason that the freight elevators, once relegated to the technical areas, are now at the heart of buildings and used by visitors. They are even staged in some cases, becoming major architectural elements like in the ICA in Boston (72) or in the new wing of LACMA (30) designed by Renzo Piano. Another option is to organize a sequence by connecting the exhibition spaces with a monumental staircase or ramp, which prevails over the lift. Particular attention is then paid to the treatment of stairs, which are wider, featuring works of art or providing interesting views towards the outside as in the Figge Art Museum in Davenport (52). These stairs can also be dramatic as in the Denver Art Museum (36) and become a predominant component of the museum. They can also be directly open into the gallery spaces as they are in the Bellevue Arts Museum (43), at the American Folk Art Museum (4) in New York, or at the Contemporary Art Center in Cincinnati (12), which is by far the most successfully completed example. The whole museum is organized around the vertical space of the staircase, which, in addition to being the main source of 79 Architecture Distribution Freight elevators at the heart of museums New Museum, Sanaa (2007) New York, NY Lacma, Renzo Piano (2008) Los Angeles, CA Monumental staircases and ramps Denver Art Museum: Hamilton Building, Daniel Libeskind (2006) - Denver, CO Rosenthal Center for Contemporary Art, Zaha Hadid (2003) - Cincinnati, OH Combination of a main and a secondary path Nelson Atkins Museum, Steven Holl (2007) Kansas City, MO 80 Bellevue Arts Museum, Steven Holl (2001) - Bellevue, WA Distribution Architecture Institute of Contemporary Art, Diller & Scofidio + Renfro (2006) Boston, MA Wexner Center for Visual Arts, Peter Eisenman (1989) Columbus, OH 81 Architecture dans les parties techniques, se retrouvent aujourd’hui au coeur des bâtiments pour servir de monte-visiteurs. Ils sont même mis en scène et deviennent des éléments architecturaux importants comme au ICA de Boston (72) ou dans la nouvelle aile du LACMA (30) dessinée par Renzo Piano. Une autre option consiste à organiser une séquence en reliant les espaces d’expositions par un escalier ou une rampe monumentale qui prime sur l’ascenseur. Une attention particulière est alors portée sur le traitement des escaliers qui sont plus larges, agrémentés d’oeuvres d’art ou avec des vues intéressantes sur l’extérieur, comme au Figge Art Museum à Davenport (52). L’escalier est même parfois vraiment spectaculaire comme au Denver Art Museum (36) et devenir l’élément prédominant du musée. Il peut aussi s’ouvrir directement sur les galeries comme au Bellevue Arts Museum (43), au American Folk Art Museum (4) de New York, ou encore au Contemporary Art Center de Cincinnati (12) qui est sans conteste l’exemple le plus abouti de cette recherche. Tout le musée s’organise autour de l’espace vertical de l’escalier qui, en plus d’être la source principale de lumière des salles d’exposition, offre également des points de vue originaux sur les oeuvres exposées et sur la ville. New Museum, Sanaa (2007) New York, NY Pour les musées qui se développent plus horizontalement, les architectes proposent très souvent une circulation principale qui dessert les salles d’expositions ellesmêmes reliées les unes aux autres par un cheminement secondaire. Ce dispositif permet d’offrir une plus grande liberté de parcours tout en maintenant un parcours déterminé. Il permet en outre, dans les cas qui doivent gérer une dénivellation, de proposer un parcours accessible aux handicapés via une rampe et un autre non accessible avec des escaliers. A la Menil Collection (16), au Wexner Center (11), et dans l’extension du Nelson Atkins (54), on trouve une sorte de rue intérieure linéaire et large (qui peut être une rampe à faible pente) pour desservir tous les espaces d’exposition ainsi que des liaisons secondaires entre les salles qui sont, dans les deux derniers cas, des escaliers étroits. Ce principe peut également fonctionner dans une organisation plus verticale en s’enroulant en spirale comme au Tacoma Art Museum (44). On notera que, dans tous les cas, c’est dans les circulations horizontales et verticales que les architectes prennent le plus de liberté vis-à-vis de l’expérimentation spatiale, car ce sont des espaces moins contraints que les salles d’exposition. C’est donc souvent là que l’on trouve les espaces les plus spectaculaires du musée. Traitement des espaces d’entrée L'atténuation du seuil des halls d'entrée En ce qui concerne le traitement des halls d’entrée, les musées tentent dans leur grande majorité d’effacer le seuil entre l’extérieur et l’intérieur. Le dispositif de base consiste à proposer un hall largement transparent avec une façade complètement vitrée qui intègre le sas rotatif lorsque ce dernier n’est pas simplement supprimé. Au New Museum (1) par exemple, la façade est entièrement vitrée au rez-dechaussée et met en scène sur la rue, à la fois le hall du musée mais aussi l’accès de service. C’est une volonté délibérée de la part des architectes qui expliquent avoir essayé de tirer le trottoir jusqu’au fond du bâtiment. Lorsque cela est possible, ce dispositif est accompagné par une continuité de matériau au sol entre la rue ou de la place et le hall du musée. Au Phoenix Art Museum (24), le mur rideau de verre qui limite le hall semble simplement posé sur la place extérieure que la toiture continue d’abriter. Le projet le plus aboutit en matière de disparition du seuil entre l’intérieur et l’extérieur est sans doute celui de Renzo Piano pour le Lacma (30) où le hall n’est plus matérialisé que par un toit. Il n’y a plus d’intérieur/extérieur ni de porte d’entrée : lorsque le musée ferme, les gardiens tirent de simples rideaux. Ces dispositifs architecturaux illustrent finalement la volonté affichée des musées d’une plus grande ouverture en direction d’un public toujours plus large. L’idée est que ce ne doit plus être un effort de franchir le seuil d’un musée : ce doit être naturel. D’ailleurs, cette fluidité se poursuit à l’intérieur des musées où il n’existe jamais de dispositif visible pour vérifier que les visiteurs ont effectivement acheté leur droit d’entrée. Il n’y a pas de portillon et aucun gardien ne vous demandera votre ticket. Les musées américains ont opté pour l’autocollant ou le badge que le visiteur fixe sur ses vêtements. Phoenix Art Museum, Williams Tsien (2004) Phoenix, AZ 82 Architecture light for the galleries, also offers unique perspectives on the art works and towards the city. For museums that grow more horizontally, architects often offer a double circulation where one path serves the main exhibition halls, which are themselves linked one to another through a secondary path. This arrangement provides greater freedom while maintaining a main track. It also can provide a disabled accessible ramp route along with non-accessible stairways for the buildings, which have to deal with split levels. At the Menil Collection (16), the Wexner Center (11), and the extension of the Nelson Atkins (54), there is a wide and linear indoor street (which at time becomes a gently sloping ramp) to serve all the gallery spaces which are linked together by narrow stairs. This principle can also operate in a more vertical system by wrapping in a spiral as in the Tacoma Art Museum (44). In all cases, it is in the horizontal and vertical circulation that architects take greater freedom to create experimental spaces, because these are less constrained areas than the galleries. Hence it is in the circulation that one often finds the most spectacular spaces of the museum. Entrances The threshold attenuation of entrance halls Regarding the treatment of lobbies, the museums are trying in the vast majority to delete the threshold between the outside and inside. The main example is to offer a wide hall with a transparent glass facade that completely integrates the revolving door where it is not simply deleted. At the New Museum (1) for example, the facade is fully glazed at the ground floor and displays on the street both the lobby of the museum and the entrance to the loading area. It is a deliberate from the architects, who tried to extend the sidewalk to the end of the building. When possible, this set up is accompanied by a continuous floor material between the street or the square and the hall of the museum. At the Phoenix Art Museum (24), the glass curtain wall that limits the hall seems just dropped down on the exterior square, which is still protected by the roof. The most complete project in terms of threshold elimination is probably Renzo Piano’s addition for the Lacma (30), where the hall is only materialized by a roof. There is no more interior/exterior and the entrance door has been simply removed: when museum closes, the guards draw simple curtains. These architectural features finally illustrate the will of museums toward greater openness with an increasingly broad audience. The idea is that it should not be an effort anymore to cross the doorstep of a museum, it should be natural. Moreover, this fluidity continues inside the museums, where visitors would never find a visible device to verify that they have actually bought their entry ticket. There is no gate and none of the guards will ask for your ticket. American museums have opted for a sticker or a badge that visitors pin on their clothes. A special attention to parking garages As we saw earlier, museums’ true entrance halls are often their parking garages and they are the subject of increasing attention from clients and architects. Some examples show that the parking garages have become architectural space on their own. At the Walker Art Center (46), the car park entrance is set on the lawn of the garden like a sculpture. And, inside, it is not a rational and cost-effective parking lot but a parking-cathedral with a triple central height in which is suspended the black volume of a James Turell’s installation, accessible from the garden. At the Nelson Atkins Museum (54), the architects have designed a structure of curved beams that form an original rippled ceiling for a parking. The ceiling is perforated by a series of circular openings capturing light underneath a large pond situated on the street level. The light is then diffracted and projects moving water reflections on the floor. At the end of the parking, a luminous Uglass wall, which identifies the new building from the outside, creates a bright sign and leads the visitor directly to the hall. Finally, the most luxurious parking garage we saw is the Milwaukee Art Museum’s (51), which is by itself almost an art gallery with its immaculate concrete structure and its natural light. Expansion of the Lacma, Renzo Piano (2008) Los Angeles, CA 83 Architecture Una attention particulière apportée aux parkings : Comme nous l’avons vu précédemment, les réels halls des musées sont souvent leurs parkings et ils font l’objet de plus en plus d’attention de la part des maîtres d’ouvrage et des architectes. Quelques exemples montrent que les parkings sont devenus des espaces architecturaux à part entière. Au Walker Art Center (46), l’entrée du parking, posée sur la pelouse du jardin, est une sculpture en elle-même. Et, à l’intérieur, ce n’est pas un parking rationnel et rentable mais plutôt un parking-cathédrale avec une triple hauteur centrale dans laquelle est suspendu le volume noir d’une installation de James Turell, accessible depuis le jardin. Au Nelson Atkins Museum (54), les architectes ont dessiné une structure de poutrelles courbes qui forment un plafond ondulé original pour un parking. Il est également éclairé zenithalement à travers une série d’ouvertures circulaires qui captent la lumière sous un grand plan d’eau. Ainsi difractée, la lumière vient projeter des reflets aquatiques et mouvants sur les voitures. Au bout du parking, un mur lumineux de réglite, qui identifie le nouveau bâtiment depuis l’extérieur, crée un appel lumineux et guide le visiteur directement dans l’espace du hall. Enfin, le projet de parking le plus luxueux que nous ayons vu est celui du Milwaukee Art Museum (51) qui est à lui tout seul une véritable galerie d’exposition avec sa structure de béton immaculé et ses prises de lumière latérales. Traitement des espaces d’exposition De Young Museum, Herzog & de Meuron (2005) San Francisco, CA Il est difficile de tirer des généralités sur le traitement des espaces d’exposition mais il y a une tendance claire à la sobriété et à la neutralité. Le principe de la boîte blanche sans relation directe avec l’extérieur est une constante forte. Les galeries sont principalement caractérisées par leur dispositif de lumière naturelle s’il y en a, et par le traitement spécifique du complexe sol/plinthe/ porte/plafond, c’est-à-dire par les dispositifs d’intégration de l’éclairage artificiel et de la ventilation. Et, dans ce domaine, il y a une volonté presque unanime de rendre invisible les éléments techniques. Chaque musée rivalise de détails savants pour intégrer les dispositifs de soufflage et de reprise d’air dans des plinthes en creux, ou dans un calepinage de sol ultra-discret. Au Walker Art Center (46) la technique va jusqu’à être rejetée de la salle d’exposition pour se camoufler derrière des motifs floraux dans les faux-plafonds des sas d’entrée des galeries. Lumière naturelle La question de la lumière naturelle rapproche deux exigences inverses : celle de la conservation des oeuvres et celle de l’atmosphère des salles d’expositions. D’un côté la lumière naturelle est perçue comme jouant un rôle primordial dans la qualité des espaces des salles d’exposition du fait de son caractère changeant et de la relation qui se crée avec le monde extérieur. Certains architectes, entretiennent un rapport quasi sacré avec la lumière naturelle et cherchent systématiquement à l’introduire y compris lorsque leurs clients n’en veulent pas du tout. De l’autre côté, les oeuvres doivent êtres protégées des dommages créés par les ultras violets. La lumière naturelle directe est absolument bannie des galeries et la volonté d’offrir un confort visuel optimal conduit de façon systématique vers l’usage de la lumière artificielle. Pour introduire avec succès la lumière naturelle dans leurs bâtiments, les architectes doivent impérativement résoudre cette double exigence Face aux contraintes de conservation, beaucoup de musées optent pour des salles généralement aveugles avec quelques vues ponctuelles. Mais certains nouveaux musées proposent des dispositifs intéressants de gestion de la lumière naturelle dans les espaces d’expositions: Renzo Piano: des " tapis volant " de lumière Le travail de Renzo Piano offre une vision assez claire d’une des attitudes qui consiste à utiliser principalement la lumière naturelle pour éclairer les salles d’expositions. Chacun des ses musées construits aux Etats-Unis propose un dispositif original d’éclairage naturel zénithal. On a donc un panel intéressant de solutions, aussi bien techniques qu’architecturales, qui permettent de filtrer la lumière et de compenser ses variations au cours de la journée et de l’année. L’échelle et la technicité des dispositifs varient selon les cas: à la Menil Collection (16), les vantelles en béton qui filtrent la lumière en toiture sont fixes et n’ont pas recours à un système mécanisé. Au Lacma (30), l’échelle des brise-soleil est plus importante mais ceux-ci sont associés avec un dispositif de Walker Art Center, Herzog et de Meuron (2005) Minneaplois, MN 84 Architecture Exhibition spaces It is difficult to draw any generalities about the treatment of exhibition spaces, but there is a clear tendency to sobriety and neutrality. The principle of the white box with no direct relationship with the outside is a high constant. The galleries are mainly characterized by their natural light system if any, and by the specific treatment of the floor/baseboard/door/ceiling complex, which is in fact the integration of artificial lighting and ventilation. And in this area, there is an almost unanimous desire to hide the technical elements. Each museum competes in clever details to integrate the air conditioning system under baseboards or in the floor layout plan. At the Walker Art Center (46) technology is even rejected from the exhibition room and hidden behind floral patterns in the airlock ceilings of the galleries. Natural light The issue of daylight brings together the opposing requirements of conservation and of a gallery’s atmosphere. On one hand, natural light is seen as playing a crucial role in the quality of gallery spaces due to its changing character and to the relationship it creates with the outside world. Some architects have almost a sacred relationship with natural light and steadily seek to introduce it even if their clients do not want it at all. On the other hand, the artworks must be protected from damage caused by ultra violet light: Direct sunlight is absolutely banned from the galleries and the desire to provide optimal visual comfort to visitors often leads to the exclusive use of artificial light. In order to successfully introduce natural light into their buildings, architects need to resolve this dual requirement. Faced with conservation constraints, many museums choose to have blind galleries with spotted viewpoints that introduce a little natural light. But some other new museums offer more interesting ways of managing the natural light in the galleries: Nelson Atkins Museum of Art, Steven Holl (2007) Kansas City, MO Renzo Piano: a “flying carpet” of light Renzo Piano’s work provides a fairly clear vision of an attitude which consists of using mostly natural light to illuminate the exhibition halls. Each of his American museums offers a specific skylight light system. As a result, one can observe a broad range of both architectural and technical solutions which allow filtered natural light into the galleries, while compensating for its changes during the day and year. Both the scale and technical nature of the systems vary in each case. At the Menil Collection (16), the concrete louvers which filter sky light are fixed and do not rely on any mechanized system. At the Lacma addition (30), the scale of the roof louvers is bigger and they are associated with a filtering photosensitive system designed to compensate for the variations in light during the day and throughout the year. When sunlight is very strong, the filter blocks it in such a way that one cannot feel any natural light. At the High Museum in Atlanta (15), the light filtration system is made of three-dimensional skylights which capture the northern light and diffracts it inside the rooms. At the Nasher Sculpture Center in Dallas (20), the same skylights, whose scale has been reduced tenfold, form a large sunscreen of metal panels under the glass roof. All these arrangements have the common goal of creating uniform natural light in the galleries. We can only regret that the principle Renzo Piano calls the "flying carpet" of light can only occur on the top level of the building. Hence projects with more than one floor often do not offer any spatial interest in the intermediate stories in which galleries are generally blind. Similarly, within Renzo Piano’s quest for perfection in detailing his louvers, which are ever more sophisticated and technical, one can sometimes be doubtful about the technicality of a roof that sometimes spends a trumendous cost and energy to solve problems that it creates. Milwaukee Art Museum, Santiago Calatrava (2001) Milwaukee, Wi Figge Art Museum: natural or artificial light? In the same trend, the work of David Chipperfield illustrates even more clearly the contradiction of wanting the natural light to meet the light control and constancy requirements for gallery spaces. At the Figge Art Museum (52), light is filtered then diffused through large rectangles of fabric stretched across the ceiling. But their implementation makes them look more like lightning fixtures and their light is so controlled that it gives the impression of being artificial. 85 Architecture Menil Collection, Renzo Piano (1982-1987) Houston, TX Nasher Sculpture Center, Renzo Piano (1999-2003) Los Angeles, CA High Museum of Art, Renzo Piano (2005) Dallas, TX Lacma, Renzo Piano (2006-2008) Los Angeles, CA Art Institute, Renzo Piano (2008) Chicago, IL 86 Dispositifs de filtrage de la lumière Light filtering systems Architecture Figge Art Museum, David Chipperfield (2007) Davenport, IA De Young Museum, Herzog & De Meuron (2005) San Francisco, CA Nelson Atkins Museum, Steven Holl (2007) Kansas City, MO Rosenthal Contemporary art Museum, Cincinnati, Zaha Hadid (1999) Cincinnati, OH Museum of Fine Arts, Raphael Moneo (1999) Houston, TX 87 Architecture filtrage photosensible. Lorsque le soleil est très fort, le filtrage est tel que l’on ne sent plus du tout la présence de la lumière naturelle. Au High Museum d’Atlanta (15), ce sont des puits de lumière moulés en trois dimensions qui captent la lumière du Nord et la diffracte dans les salles. Au Nasher Sculpture Center de Dallas (20), ces mêmes puits de lumière, dont l’échelle a été divisée par dix, composent de grandes plaques ajourées sous la toiture en verre. Tous ces dispositifs ont en commun de créer une ambiance lumineuse homogène dans les salles d’exposition, on regrettera seulement que ce principe de "tapis de lumière" ne puisse s’appliquer que sur un seul niveau et que, les projets comportant plus d’un étage n’offrent souvent rien d’exceptionnel aux étages intermédiaires qui sont généralement dépourvus de lumière naturelle. De même, dans cette quête du dispositif parfait, aux détails toujours plus élaborés, on est déçu parfois de la technicité de la toiture qui propose un filtre qui se filtre lui-même. Figge Art Museum: lumière naturelle ou artificielle? Dans la même tendance, le travail de David Chipperfield pose plus clairement la contradiction qui consiste à vouloir faire répondre la lumière naturelle aux exigences de constance et de contrôle de la luminosité dans les musées. Au Figge Art Museum (52), la lumière est filtrée puis diffusée à travers de grands rectangles de textile tendu au plafond. Mais leur mise en oeuvre les fait ressembler fortement à des luminaires et la lumière qui s’en diffuse est tellement contrôlée qu’on a l’impression qu’il s’agit d’un éclairage artificiel. Nelson Atkins Museum: des " lentilles " intelligentes L’approche de Steven Holl au Nelson Atkins Museum of Art (54) représente un exemple de médiation entre les exigences architecturales et muséographiques. L’éclairage des oeuvres est assuré par un dispositif de lumière artificielle qui permet de garantir à la fois le confort du visiteur et la protection des oeuvres. La lumière naturelle pénètre dans les salles d’exposition en partie haute à travers ce que Steven Holl appelle les "lentilles". Ce sont les volumes translucides émergents du musée. Leur façade est constituée d’une peau de réglite à l’extérieur et de verre sablé à l’intérieur avec, entre les deux, un vide visitable d’environ un mètre de large pourvu d’un dispositif de stores interchangeables. La lumière naturelle est ainsi utilisée comme lumière d’ambiance avec ses qualités de variations en fonction du temps. Le dispositif de stores interchangeables selon la saison et les seuils d’UV tolérés pour les oeuvres exposées, est très simple techniquement et permet de contrôler facilement de façon saisonnière les facteurs d’occultations par façade. Rosenthal Center for Contemporary Art: un escalier dans la lumière Au Rosenthal Center for Contemporary Art de Cincinnati (12) dessiné par Zaha Hadid, l’arrivée de lumière naturelle est concentrée dans le gigantesque espace vertical qui s’étire le long du mur mitoyen sur toute la hauteur de l’édifice. Cet atrium vertigineux, parcouru par les volées noires de l’escalier, diffuse une lumière naturelle en second jour vers les salles d’exposition qui s’ouvrent directement sur lui. Là encore les oeuvres sont éclairées artificiellement et la lumière naturelle ajoute une ambiance. Quels sont les modèles d’architecture de ces musées? L’étude des nouveaux musées d’art Américains permet d’identifier, en creux, des filiations avec certains édifices emblématiques de l’historie de l’architecture. Certains bâtiments se comprennent mieux à la lumière des architectures dont ils s’inspirent. Le MOMA: un prototype Fondé en 1929, le Moma est la première institution mondiale entièrement dédiée à l’art moderne. Sa création coïncide avec le déplacement de la capitale artistique mondiale de Paris vers New York, entre les deux guerres. C’est avec lui qu’est apparu le modèle de la salle d’exposition blanche dont l’architecture est pensée la plus neutre possible pour accommoder les évolutions de la collection et les expositions temporaires. Par ailleurs, il manifeste le premier la volonté de placer le musée dans la ville sans le distinguer des autres bâtiments de la rue, en opposition avec la dimension monumentale du musée classique. Cette propension à vouloir faire descendre l’institution de son piédestal est aujourd’hui très largement majoritaire sur le territoire américain. 88 Architecture Nelson Atkins Museum : clever " lenses " The approach of Steven Holl at the Nelson Atkins Museum of Art (54) represents an example of mediation between architectural and museography requirements. The lighting of artwork is done by artificial light which ensures both a visitor’s comfort and protection of the artwork. Natural light enters the galleries from the top through what Steven Holl calls "lenses". These are translucent volumes emerging over the sculpture garden. Their facade is made of a double U sandblasted glass skin, separated by a 1 meter wide gap which hosts a system of interchangeable shutters In that case, natural light is used for its inherent qualities to create a gentle atmosphere and give a sense of the changing outside light. The system of shutters with different degrees of occultation, that can be added one on top of each other, is technically very simple. It is also an easy way to adjust the intensity of natural light inside the galleries depending on both the facade exposure and the type of artwork exposed. Rosenthal Center for Contemporary Art : a stair into the light In the Rosenthal Center for Contemporary Art in Cincinnati (12), the introduction of natural light is concentrated in the huge vertical space that stretches over the entire height of the building along the separation wall. This vertiginous atrium, which hosts the dramatic flying black stairs, spreads natural light towards the directly connected galleries. Here again artworks are artificially lit and the dimmed natural light is just adding a gentle atmosphere to the galleries. What are these museums’ models? The study of new American art museums shows some affiliations with a number of emblematic buildings in architecture’s history. Some buildings can be better understood in light of the architecture they are referring to. Museum of Modern Art, Yoshio Taniguchi (2005) New york, NY The MoMA: a prototype Founded in 1929, the MoMA is the first global institution completely dedicated to modern art. Its establishment coincides with the shift of the artistic world capital from Paris to New York between the two World Wars. With it appears the model for the white neutral gallery, which accommodates changing temporary exhibitions. Moreover, MoMA was among the first museums to express a willingness to place itself within the city without being distinguished from other buildings in opposition to the classical monumental dimension of the museum. This particular aim to bring the institution down from its pedestal is now largely shared among a majority of museums in the United States. The Guggenheim Bilbao: an economic model If the museum in Bilbao has had an undeniable effect on the museum world, its architectural influence remains limited. In the United States, the only Frank Gehry museum that was built is the Frederick R. Weisman Museum in Minneapolis (47) and its construction is anterior to Bilbao. The rather low proportion of expressionistic sculptural buildings (less than a quarter) shows also that Bilbao did not gain a following in terms of form. However the Basque museum’s impact on American institutions seems to be ultimately more economic than architectural. Guggenheim Bilbao is often referenced by museum managers as a model of marketing policy. It derives its value as an example because it has brought together the concepts of marketing and architecture in the closest way yet. After Bilbao, visiting a museum was no longer seen only as a discovery of art but as well as an experience in and of itself, including architecture (either in its discretion or in the exuberance of its spaces). It underlines he importance of the architect’s signature in the communication process of the museum. Guggenheim Bilbao, Frank Gehry (1997) Bilbao, Spain Kimbell Art Museum, Louis I. Kahn (1967-72) Fort Worth, TX The Kimbell Art Museum: the light If the Kimbell Museum in Fort Worth by Louis Kahn is a major work of 20th century architectural history, its value as a model in terms of light was updated through the work of Renzo Piano, among others. In the Kimbell museum, Louis Kahn provides an indirect diffused soft and homogenous light which becomes totally abstract. Every single museum built by Renzo Piano refer to this model, but they are not alone. Guggenheim New York, Frank Lloyd Wright (1959) New York, NY 89 Architecture Le Guggenheim Bilbao: un modèle économique Si le Guggenheim de Bilbao a eu un effet incontestable sur le monde des musées, son influence strictement architecturale est restée limitée. Aux Etats-Unis, le seul musée que Frank Gehry ait construit est le Frederick R Weisman Museum à Minneapolis (47) et dont la construction est antérieure au musée de Bilbao. La faible proportion de bâtiments sculpturaux et expressionnistes (moins d’un quart) montre également que Bilbao ne fait pas réellement école en matière de forme. L’impact du musée basque sur les institutions américaines est en définitive plus d’ordre économique qu’architectural. Il est très souvent cité en référence par les responsables des musées comme un modèle de marketing. Il tire sa valeur d’exemple parce qu’il a rapproché de façon évidente les notions de marketing et d’architecture. Après lui, la visite d’un musée n’est plus seulement conçue comme une découverte d’oeuvres d’art mais comme une expérience à part entière qui inclut l’architecture, aussi bien dans son effacement que dans l’exubérance de ses espaces. Il symbolise enfin l’importance de la signature d’un architecte dans le processus de communication du musée. Le Kimbell Art Museum: la lumière Si le musée Kimbell à Fort Worth, conçu par Louis Kahn, est une oeuvre majeure de l’histoire de l’architecture du 20ème siècle, sa valeur de modèle sur le plan de la lumière a été réactualisée entre-autres à travers le travail de Renzo Piano. Au musée Kimbell, Louis Kahn propose un dispositif de lumière indirecte diffusant une lumière douce et homogène qui devient totalement abstraite. Tous les musées construits par Renzo Piano renvoient à ce modèle mais ils ne sont pas les seuls. Le Guggenheim New York: le parcours et l’atrium central Le musée Guggenheim de New York figure encore aujourd’hui comme l’aboutissement spatial du concept du parcours ou de la promenade architecturale adaptée au contexte du musée vertical. Le cheminement linéaire en spirale, qui a été utilisé par Frank Lloyd Wright puis par Le Corbusier pour son " musée à croissance illimitée ", influence encore beaucoup d’architectes lorsqu’ils conçoivent un musée. Dans chacune des conférences auxquelles nous avant assisté sur les musées américains, l’architecte a toujours fait référence à un moment au GuggenheimNew York. Il est soit une source d’inspiration pour créer un parcours de visite soit un espace unitaire pour le musée. Dans une conférence donnée à Cooper Union en avril 2009, Billie Tsien citait la rampe du Guggenheim New York comme la référence majeure pour la circulation active du American Folk Art Museum (4). Les enjeux architecturaux propres aux extensions Sur les 73 musées que comporte notre étude, 32 sont des extensions de musées préexistants. Nous les avons intégrés dans notre analyse globale des nouveaux musées, mais le principe même de l’addition d’un nouveau bâtiment pose des questions bien spécifiques. Une croissance inévitable La vie des musées aux Etats-Unis est liée à la dimension privée de leur économie. Pour maintenir une dynamique qui attire les donateurs, les institutions doivent rester actives en faisant croître leurs collections et l'éventail de leurs activités. Les projets d’extensions deviennent alors inévitables dans l’évolution des musées. A ce phénomène expansionniste, se greffent également des impératifs en terme d’image et de marketing. A l’instar des magasins de mode, les musées semblent utiliser leurs extensions pour réinventer leur image tous les cinq ans et ainsi rester à la page. Le programme D’un point de vue programmatique, on pourrait croire que l’objectif premier d’une extension est d’abriter des collections toujours croissantes. Or, il est surprenant de constater que, le plus souvent, les galeries d’exposition ne représentent qu’une faible partie des extensions de musées. En revanche, les nouvelles ailes accueillent presque systématiquement les nouveaux programmes éducatifs (ateliers, salles de classes, auditorium) et accompagnent le développement 90 Architecture The Guggenheim New York: the route and the atrium The Guggenheim Museum in New York still embodies today the best spatial example of the concept of "architectural promenade" adapted to the context of a vertical museum. The linear spiral, which was used by Frank Lloyd Wright then by Le Corbusier in his “museum of unlimited growth,” still influences many architects when designing a museum. In each of the lectures we saw about American museums, the architect always referred to the Guggenheim New York at some point. It is either an inspiration for creating a visiting route or a space that can unify all parts of the museum. In a lecture at Cooper Union in April 2009, Billie Tsien cited the Guggenheim New York’s ramp as the major reference for the active circulation of the American Folk Art Museum (4). The specific architectural issues of extensions Of the 73 museums in our study, 32 are extensions of existing museums. They are part of our global analysis of new museums, but the same principle of adding a new building raises as well other specific questions. Inevitable growth The life of museums in the United States is related to the private financing of cultural institutions. To maintain a dynamic that draws donors, institutions must remain active by increasing their collections and the range of their activities. The expansion projects then become inevitable in the evolution of museums. This growth phenomenon is linked to imperatives in terms of image and marketing. Like fashion stores, museums seem to use their extensions to reinvent their image every five years to be up to date. Program From a programmatic point of view it might seem that the primary purpose of an extension is to house growing collections. Surprisingly, in most cases, exhibition galleries represent only a small portion of museum extensions. New wings almost always welcome new educational programs (workshops, classrooms, and an auditorium) and accompany the consumerist development of institutions by providing a larger shop, a new café, or a fancy restaurant. Denver Art Museum - Denver, CO An extension is also for a museum the opportunity to resolve internal problems of organization or distribution. These questions most often articulate the need to re-think the institution’s sequence of entry while giving a new urban visibility to the building. Thus, at the Walker Art Center in Minneapolis (46), while the original building was turning his its back on the city center, the architects have chosen to reorient the museum towards the city by creating a new entrance hall more related to its urban environment. Within the same problem, the architect Renzo Piano, who built the extension to the Chicago Art Institute (49), has installed a footbridge to mark a new link between the museum and the adjacent Millennium Park. Car parking issues and creation of a parking garage remain also undoubtedly a true common denominator of all these extensions as well as a real challenge in terms of function. Increasingly aware of the place of the parking garage in the sequence of access to the museum, architects attach increasing importance to its architectural treatment as well as to its articulation with both outdoor urban spaces and inner distributive nodes of the museum. Finally, the extension of an existing building always raises the question of the entrance hall itself. Of the 73 institutions that we studied, only the Des Moines Art Center (53) has retained the original entrance through two successive extensions. Apart from that example, all the museum additions offer a new main entrance. For an institution, the lobby is naturally the point of communication; it is the most connected space both with the city and with most of the programs. From the distribution standpoint, moving the main entrance hall of an existing building can have significant consequences. When new wing monopolizes the main access to the museum, it can sometimes lead to unsolvable distribution situations. That is why many projects retain the original entry and create a second lobby totally duplicating the entrance system. The alternative solution is to multiply access points like in the Nelson Atkins Museum in Kansas City (54). Steven Holl takes advantage of the fact that the institution is free and of its location in a garden High Museum - Atlanta, GA 91 Architecture consumériste des institutions en proposant une boutique plus grande, un nouveau café ou un restaurant branché. Une extension est également pour un musée l’occasion de régler des problèmes de fonctionnement internes ou de distribution. Cette problématique articule le plus souvent la nécessité de repenser la séquence d’entrée de l’institution tout en marquant une nouvelle orientation urbaine du bâtiment. Ainsi, au Walker Art Center de Minneapolis (46), alors que le bâtiment initial tournait le dos au centre ville, les architectes ont choisi de réorienter le musée vers la ville en proposant un nouveau hall plus en relation avec son environnement. Avec la même problématique, l’architecte Renzo Piano, qui a réalisé l’extension du Chicago Art Institut (49) a installé une passerelle qui marque un nouveau lien entre le musée et le Millennium Park attenant. La question du stationnement et la création d’un parking est aussi un vrai point commun de toutes ces extensions ainsi qu’un réel enjeu de fonctionnement. De plus en plus conscients de la place du parking dans la séquence d’accès au musée, les architectes attachent une importance croissante à son traitement architectural et à son articulation avec d’une part les espaces extérieurs de représentation sur la ville et d’autre part les noeuds distributifs du musée. Enfin l’extension d’un bâtiment existant pose presque systématiquement la question du hall d’entrée lui-même. Des 73 institutions étudiées, seul le musée de Des Moines (53) a conservé, à travers deux opérations d’extensions, son entrée originelle. Autrement l’extension propose toujours une nouvelle entrée principale. Par nature, le hall d’entrée représente le foyer de la communication d’une institution, c’est l’espace le plus en relation avec la ville, sur lequel doivent impérativement se brancher la plus grande partie des programmes. Du point de vue de la distribution, le déplacement de l’entrée principale par rapport au bâtiment préexistant peut donc avoir des conséquences importantes. Lorsque la nouvelle aile s’accapare l’entrée principale du musée, il n’est pas rare qu’apparaissent des problèmes de distribution insolvables. C’est pourquoi, beaucoup de projets conservent l’entrée initiale et proposent un deuxième visage pour l’institution avec un dédoublement total du dispositif d’accueil. L’autre solution consiste à démultiplier les accès comme au musée Nelson Atkins de Kansas City (54), où Steven Holl profite de la gratuité de l’institution et de sa situation dans un jardin pour créer un espace auquel on peut accéder en de multiples points. Si cette solution comporte le désavantage de devoir multiplier les points de contrôle, elle permet à chaque partie du bâtiment de fonctionner de façon plus naturelle et elle rend surtout le jardin et les espaces extérieurs actifs dans le dispositif de distribution. La question du patrimoine La notion même d’addition, parfois d’additions successives par plusieurs architectes, induit une dose d’impureté apparemment contradictoire avec la demande de cohérence initiale. Le temps dans lequel ces évolutions se placent est d’ailleurs souvent très rapide. Il n’est pas rare de voir en une quarantaine d’années, deux voire trois extensions successives d’architectures modernes et contemporaines. Les musées étant l’apanage des architectes les plus importants de leur temps, la question de l’extension amène donc celle du patrimoine. Aussi bien l’architecture moderne que l’architecture contemporaine a l’habitude d’aborder la question de l’extension d’un patrimoine dans le cadre d’un bâtiment ancien, classique ou néo-classique. L’extension moderne ou contemporaine peut alors facilement jouer sur un effet de contraste Ancien/Moderne ou, au contraire pasticher l’existant. Or, dans le cas des musées d’art américains, les extensions sont très souvent des ajouts de bâtiments contemporains sur des bâtiments modernes voire contemporains. Les extensions concernent des édifices qui sont souvent pensés comme des œuvres achevées dont il est difficile d’ajouter une partie sans remettre en cause la cohérence d’ensemble. Ceci amène, peut-être plus rapidement qu’ailleurs, une série de questions qui commencent à se poser dans d’autres pays et d’autres contextes. Quel statut doit-on donner à l’œuvre d’architecture ? Comment ajoutet-on une extension aux chefs d’œuvres de l’architecture moderne? Il ne s’agit plus seulement des musées mais de tous les édifices remarquables qui sont confrontés à leur agrandissement : la Chapelle of Notre Dame du Haut Ronchamp de Le Corbusier, le Salk Institute ou le musée Kimbell de Louis Kahn en sont des exemples récents. Le cas des musées américains incite à aller plus loin dans ce 92 Architecture to create a space visitors can enter through many points. If this solution has the disadvantage of multiplying check points, it allows each part of the building to work more naturally and it makes the garden and outdoor areas especially active in the distribution arrangement. Heritage The very notion of an addition, or sometimes multiple additions by several architects, induces a dose of impurity apparently in contradiction with the initial demand for consistency. As these developments are occurring at a very fast pace, it is not rare to see two or three successive modern and contemporary additions within a 40 year period. Then, as museums are the prerogative of the most preeminent architects of their time, the question of expansion leads directly to the question of heritage. Both modern and contemporary architecture is familiar with addressing the issue of a landmark’s addition within the frame of an old building, classical or neo-classical. Modern or contemporary additions can then easily play on the Ancient / Modern contrast or, on the other hand, reuse the existing building’s vocabulary. However, in the case of American art museums, expansions often add contemporary architectural expansions on modern or even contemporary buildings. The buildings that are added on to, are often thought of as completed works to which it is difficult to add without challenging the coherence of the museum. This phenomenon leads, perhaps more rapidly than elsewhere, to a series of questions that begin to arise in other contexts. What status should we give to the work of architecture? What kind of addition can be made to masterpieces of modern architecture? These questions do not just concern museums but all landmark buildings that are facing their own expansion: the Chapel of "Notre Dame du Haut" at Ronchamp by Le Corbusier, the Salk Institute and the Kimbell Museum both by Louis Kahn are recent examples of such a problem. The study of American museums allows us to look further into these questions: if the extension is responding to a need to reshape a museum’s image, it necessarily alters the existing building and can sometimes even compete with them. From an "Ancient versus Modern" relationship, new cases are moving towards a "Modern versus Contemporary" and ultimately “Contemporary versus Contemporary” relationship, with a possibility of combining all three. Hence, the result is a kind of "cadavre exquis", where every architect adds his wing, every wing being a more or less self-sufficient statement. At the end, the museum is no longer the finished work of an architect but an open accumulation of additions, each of them seeking to focus attention on itself. Hunter Museum of American Art - Chattanooga, TN 2005 : New wing, Randall Stout 1904 : The Mansion, Mead & Garfield 1975 : The 1970’s building, Derthick, Henley & Wilkerson 93 Architecture questionnement : si l’extension doit répondre à un besoin de remodeler l’image d’un musée, elle altère nécessairement celle du bâtiment existant et peut dans certains cas entrer en concurrence avec celui-ci. D’un rapport Ancien/Moderne, on passe à un rapport Moderne/Contemporain, ou Contemporain/Contemporain, avec la possibilité de combiner les trois. Le résultat est donc une sorte de cadavre exquis plus ou moins réussi où chaque architecte ajoute son aile. Le musée n’est plus un objet fini, l’œuvre d’un architecte unique, mais une accumulation ouverte d’additions qui cherchent successivement toutes à recentrer l’attention sur elles. Relation avec le bâtiment ou les bâtiments existants C’est donc dans cette relation entre extension et bâtiment existant que se joue l’image du musée et son attitude vis-à-vis de sa propre histoire. On peut identifier plusieurs attitudes distinctes dans le rapport entre ancienne et nouvelle aile : Juxtaposition L’option la plus facile et la plus répandue actuellement consiste à juxtaposer l’extension à côté du ou des existants. L’extension prend alors la forme d’un bâtiment à part entière, autonome par rapport aux bâtiments préexistants. C’est un parti pris souvent dicté par le contexte mais il permet également une grande liberté formelle et stylistique tout en altérant au minimum le bâtiment original. On retrouve donc cette attitude dans les cas où le bâtiment d’origine est dépositaire d’une valeur patrimoniale particulière ou lorsque l’on souhaite conserver une vision du musée comme une série d’objets finis au lieu de créer un bâtiment hybride. Il existe des degrés variables dans l’éloignement des extensions avec les bâtiments existants. Parfois, le nouveau bâtiment est très proche de l’existant auquel il est relié ponctuellement: par un tunnel ou une passerelle. Au Museum of Fine Arts de Houston (19) par exemple, le nouveau bâtiment de Raphael Moneo est implanté sur l’îlot voisin du bâtiment original de Mies Van der Rohe, séparé de lui par une rue et relié à lui par une galerie souterraine. Le rapport entre les deux édifices est donc reporté à celui de deux fronts de rue indépendants. L’institution est littéralement scindée en deux entités autonomes avec chacune son entrée et son système distributif. Pour passer d’un bâtiment à l’autre, le visiteur peut soit ressortir soit descendre au sous-sol dans la galerie commerciale qui, lorsqu’elle passe sous la rue se réduit à un étroit couloir auquel même la mise en lumière par James Turell a du mal a donner un réel statut. A Denver également, une rue sépare l’extension de Libeskind (36) du musée original, permettant à l’architecte de développer une forme libre sans réel dialogue avec le bâtiment de Gio Ponti. Seule une fragile passerelle s’élance au dessus de la rue, reléguant le musée original au statut d’extension. A Milwaukee, le pavillon Quadracci de Calatrava (51) se pose clairement en contre-point du War Memorial Center de Eero Saarinen, avec entre-deux une fine liaison horizontale abritant une galerie d’expositions temporaires et une boutique enserrées entre deux longues circulations au-dessus d’un luxueux parking semi-enterré. Dans d’autres situations, l’extension n’a même plus de liaison physique avec le musée initial. A Toledo par exemple, le Glass Pavilion (65) se trouve de l’autre côté de l’avenue principale de la ville et n’entretient qu’une relation visuelle avec le Toledo Museum of Art. A Philadelphie, le Museum of Art (8) a réhabilité un bâtiment art déco qui hébergeait une compagnie d’assurance pour en faire une extension: le Perelman Building. Les deux bâtiments, distants d’une centaine de mètres, sont séparés par des voies de circulation automobile presque infranchissables à pied. Un bus, affublé de quelques cartes postales de tableaux et équipé d’une télévision qui passe en boucle une présentation du musée, effectue donc la liaison régulière entre les deux entités de l’institution. Au Clark, à Williamstown, les deux phases d’extension prévues proposent des pavillons disséminés dans la forêt environnante. Le premier, le Stone Hill Center (67) qui a ouvert en 2008, s’implante ainsi très loin du musée principal, sur une colline qui le surplombe et il est proposé aux visiteurs de s’y rendre par des chemins bucoliques de promenade. Certaines institutions choisissent de s’agrandir en proposant une extension très éloignée, dans un autre quartier. Le nouveau musée devient alors une institution autonome avec pour seul lien physique avec le musée dont il est issu: un billet 94 Architecture Relationship with existing buildings Hence, a museum’s image and its relationship with its own history are very much embodied by this dialogue between extension and existing building in which we can identify several distinct attitudes. Juxtaposition The easiest and now most common option is to juxtapose the extension next to the existing building. The two wings then stand as two freestanding buildings, independent from each other. That strategy is often dictated by the context, but it also allows a great freedom of form and style without altering the original building. This attitude is then very common when the original building is the embodiment of a particular heritage value or when there is a will to keep the institution as a set of perfect objects opposed to a hybrid building. There are variable degrees of separation between extensions and existing buildings. Sometimes, the new building is very close to the original, and punctually connected to it by a tunnel or a bridge. At the Museum of Fine Arts in Houston (19) for example, the new Rafael Moneo building is located across the street from the original Mies Van der Rohe building and connected to it by an underground tunnel. The relationship between the two buildings is therefore one of two independent street fronts. The institution is literally split into two autonomous entities, each of them with its own entry and distributive system. In order to go from one building to the other, the visitor may either go out and cross the street or go downstairs through the underground shopping-oriented basement. When it passes under the street, the space becomes a narrow corridor that has difficulty finding a real status despite the lighting work done by James Turell. The Denver Art museum also has a street separating Daniel Libeskind’s extension (36) from the original museum, allowing the architect to develop a free-form without a real dialogue with the Gio Ponti’s building. Only a thin footbridge rises above the street, pushing the original museum into the background. In Milwaukee, Santiago Calatrava’s Quadracci Pavilion (51) arises clearly in counterpoint to the Eero Saarinen’s War Memorial Center. A thin horizontal connection stretches between the two buildings and hosts two long corridors separated by temporary exhibition galleries and a shop, and stacked on top of a very luxurious parking garage. In other situations, the extension has no physical link with the original museum. In Toledo, for example, the Glass Pavilion (65) is located across the main avenue of the city and only bears a visual relationship with the Toledo Museum of Art. In Philadelphia, the Museum of Art (8) has restored an insurance company’s Art Deco former building and has transformed it into a new wing, the Perelman Building. Almost impassable automobile lanes separate the two buildings that are a hundred yards apart from each other. A shuttle, equipped with a television showing a presentation of the museum, makes the connection between the two entities of the institution. At The Clark, in Williamstown, the two planned expansion phases propose pavilions that are scattered in the surrounding forest. The first one, the Stone Hill Center (67), which opened in 2008, is settled on a hill, far away from the main museum. Visitors are invited to climb up through bucolic walking paths. Some institutions choose to grow by creating a new wing in another area of the city. The new museum then turns into an autonomous institution and a common ticket is its only physical link with the original museum. This is the case of the Museum of Contemporary Art San Diego (26), which was initially located in the residential area of La Jolla (27) and has opened two branches in downtown San Diego. Seattle’s Olympic Sculpture Park (42) is also an emblematic example of this strategy where a cultural institution (in this case the Seattle Art Museum) is expanding itself with a very independent entity. In all these cases, the principle of juxtaposition tends to guide the museum into a bipolar organization with unclear or extended circulation along with the duplication of certain areas like lobbies or shops. But juxtaposition, because it does not touch the existing building, also enables architects to choose the option of discretion by making their intervention belong more to the site than to the construction. This is the case at the Getty Villa (29), where the extension is in fact an access path to the Villa. After parking her car in the parking garage, the visitor crosses a series of courtyards carved into the hill, then 95 Architecture Juxtaposition Houston Museum of Fine Arts 1926 Nelson Atkins Museum 1933 Denver Art Museum 1971 Original building & first extension, William Ward Watkin Original "Beaux-Arts" building Original building, Gio Ponti & James Sudler Milwaukee Art Museum 1957 & 1975 Kahler building, Daniel Kahler & War Memorial Center, Eero Saarinen Philadelphia Museum of Art Main building, Horace Trumbauer 96 1928 1958 Second expansion, Ludwig Mies van der Rohe Architecture Juxtaposition 1999 New wing, Rapael Moneo 2007 Bloch Building, Steven Holl 2006 Hamilton Building, Daniel Libeskind 2001 Quadracci Pavilion, Santiago Calatrava 2007 Perelman Building, Gluckman & Mayner 97 Architecture commun. C’est le cas du Museum of Contemporary Art de San Diego (26) qui, initialement implanté dans le quartier résidentiel de La Jolla (27), a ouvert deux succursales dans le downtown de San Diego. L’Olympic Sculpture Park (42) de Seattle est aussi un exemple emblématique de ce parti-pris où une institution, ici le Seattle Art Museum, décide se s’étendre avec un projet totalement indépendant. Dans tous les cas, le principe de juxtaposition a tendance à orienter le musée vers une organisation bipolaire avec des circulations peu claires et étendues ainsi qu’à un dédoublement de beaucoup d’espaces comme le hall d’entrée ou encore la boutique. Mais la juxtaposition, en ceci qu’elle ne touche pas l’existant, permet aussi aux architectes de choisir la discrétion, en faisant appartenir leur intervention plus au site qu’au bâti. C’est le cas par exemple à la Getty Villa (29) où l’extension est en fait un parcours d’accès à la Villa: le visiteur, après avoir garé sa voiture dans le parking, traverse tour à tour des cours extérieures encaissées dans la colline, emprunte des escalators panoramiques et peut admirer la vue depuis des terrasses avant d’arriver près de la Villa qui reste intouchée. Au Nelson Atkins Museum de Kansas City (54), l’extension de Steven Holl se déploie principalement de façon enterrée, créant une topographie artificielle recouverte de pelouse qui se confond avec le jardin de sculptures. Seules des formes abstraites de réglite émergent ponctuellement, laissant deviner un monde souterrain. Interpénétration Lorsqu’il y a interpénétration entre le musée original et l’extension, cela crée des relations complexes où différents styles architecturaux, différentes époques, différentes organisations spatiales peuvent cohabiter. C’est une opération difficile à réussir car elle nécessite de reconnaître une part de qualité au bâtiment existant, de l’assimiler et de l’intégrer avec une dose nécessaire de réinterprétation. Beaucoup d’extensions qui interpénètrent le musée existant se contentent de mimétisme pour parvenir à ce but. C’est le cas au Detroit Institute of Arts (59) de Michael Graves où la nouvelle aile reprend les mêmes gabarits et les mêmes matériaux que le bâtiment original et les réinterprète dans le souci de donner une image unitaire au nouveau bâtiment. Il est très rare par contre que les nouveaux bâtiments empruntent aux existants pour développer une architecture originale. Le Walker Art Center de Minneapolis (46) est peut-être le seul exemple d’interpénétration assumée. Dans ce projet, d’une manière générale, l’approche de Herzog et de Meuron a consisté à compléter et à prolonger l’existant en créant un dialogue entre les deux bâtiments. Ainsi, dans un principe d’équilibre et de contrepoint, sur le boulevard, le volume en lévitation de la nouvelle salle de spectacle dans sa peau de métal froissée répond au volume en brique massif de l’ancien bâtiment construit par Edward Larabee Barnes. De même, le jeu des toitures-terrasses étagées du bâtiment de Barnes est prolongé par le socle de verre de l’extension qui forme vitrine sur la rue. A l’intérieur, les architectes ont également pioché certains éléments constitutifs de l’ancien bâtiment pour les intégrer dans les nouveaux espaces. On retrouve ainsi une continuité de sol en briques fumées ainsi qu’un travail très subtil de réinterprétation de la structure de poutres de béton préfabriqué en T qui caractérisent les plafonds des salles d’exposition existantes. Mais, le plus souvent, l’interpénétration aboutit à une lutte entre le bâtiment existant et l’extension. Cette dernière, poussée par la volonté de recentrer le musée sur elle, introduit fréquemment une nouvelle logique qui rend obsolète ou inopérant le bâtiment ancien dans son ensemble ou partiellement. C’est le cas lorsque l’extension cherche à s’imposer face aux édifices préexistants, soit du point de vue de l’usage en abandonnant par exemple l’entrée originelle, soit du point de vue de la forme en créant un rapport dominant/dominé avec le bâtiment original. Dans le cas du musée d’Akron (64), l’intervention de Coop Himmelb(l)au écorche latéralement l’édifice existant en brique et étend ses toitures proliférantes au dessus de son faîtage si bien que le musée initial semble littéralement écrasé. L’exemple du Contemporary Jewish Museum de San Francisco (34) est plus subtil. Le projet de Daniel Libeskind s’installe dans une ancienne halle d’une usine éclectique dont il fait jaillir des volumes déformés et instables. Depuis l’extérieur, on assiste à un jeu d’imbrications entre les nouveaux volumes recouverts de panneaux d’aluminium bleu pétrole et le parallélépipède en brique du bâtiment 98 Architecture takes panoramic escalators and can admire the view from different terraces before arriving near the untouched Villa. At the Nelson Atkins Museum in Kansas City (54), Steven Holl’s extension takes place mainly underground, creating an artificial topography, covered with grass, which blends into the landscape of the sculpture garden. Only abstract sandblasted glass forms emerge, suggesting the subterranean world spreading underneath. Permeation When there is a permeation between the original museum and the new wing, it creates complex relationships where different architectural styles, different eras, different space organizations can coexist. This operation is difficult to achieve because it requires recognition of the existing building’s qualities, in order to assimilate and integrate them with a necessary dose of reinterpretation. In many cases, the new building is just borrowing original’s building vocabulary. This applies to Michael Grave’s Detroit Institute of Arts (59), where the new wing incorporates the same templates and the same materials as the original building in order to give a sense of unity to the new hybrid building. At the other end of the spectrum, it is very rare to see new buildings proposing original architecture while taking into account the qualities of existing buildings. The Walker Art Center in Minneapolis (46) is perhaps the only example of assumed permeation. In this project, the approach of Herzog & de Meuron has been focused on completing and expanding the existing museum by creating a dialogue between the two buildings. Thus, in a principle of balance and counterpoint on the boulevard, the volume of the new theater, wrapped in a sparkling crumpled metal skin, responds to the massive brick block of the old Edward Larabee Barnes building. Similarly, the interplay of roof terraces of the Barnes’ building is extended by a new glass base, which creates a huge window on the street. Inside, architects have also drawn some elements of the old building to integrate them into new spaces. There is a continuity of brick flooring and a very subtle interpretation of the structure of precast concrete T beams that characterize the ceilings of existing galleries. Most often, the permeation leads to a struggle between the existing building and the expansion. The new wing, driven by the desire to reorganize the museum around it, may frequently introduce a new logic that makes the old building more or less obsolete and inoperative. This happens when the new wing is seeking to impose itself over the existing constructions, either in terms of use, by abandoning the original entrance for example , or in terms of shape by creating a dominant / dominated relationship with the original building. In the case of the Akron Art Museum (64), the intervention of Coop Himmelb(l)au slashes the existing brick building and extends a proliferating roof above it in such a way that the original building seems to be literally crushed. The example of the Contemporary Jewish Museum in San Francisco (34) is somehow more subtle. The project by Daniel Libeskind take place in an old Power Substation from which distorted and unstable volumes seem to erupt. From outside, there is an overlapping game between the new structures covered with blue aluminum panels and the brick parallel-piping of the existing building. But it is the overlap between the two structures makes sense. The metal framework of the existing building has been left bare and is clear-cut when it meets the white volume of the new building. The effect is even more impressive because the new structure is covered with plasterboard into which the beams of the original structure seem to sink as if it were snow. In the case of the Seattle Art Museum (41), the original Venturi & Scott Brown building is fully organized according to the will to create an internal street, a sort of echo to the sloping street along which the facade stretches. The addition of the new wing, which occupies the other side of the block, leads to the displacement of the main entrance and the creation of a lobby that unfolds along the street similarly to Venturi Scott Brown’s, but shifted 90°. There is thus a kind of linear entrance hall that follows at right angles most of both streets and of which one side is no longer used. The old exhibition rooms upstairs are now accessible from the lobby of the new wing and the whole distribution system of the original building and its main inner street space became obsolete all at once. In Atlanta, the expansion of the High Museum (15) by Renzo Piano consists of creating a public square at the center of the block in order to embody a new representational space for the museum. This spatial arrangement turns the whole block into a pedestrian area, a sort of oasis in this sprawled city. But, in order to achieve this goal, the new project completely turns its back on 99 Architecture Walker Art Center Original building, Edward Larabee Barnes Interpénétration 1971 Contemporary Jewish Museum 2008 Seattle Art Museum 2007 Expansion, Daniel Libeskind Expansion, Allied Works 100 Permeation Architecture 2005 Expansion, Herzog & de Meuron 1907 Power Substation, Willis Polk 1991 Original building, Venturi Scott Brown 101 Architecture existant. Mais c’est à l’intérieur que l’imbrication des deux structures prend tout son sens. La structure métallique du bâtiment existant a été mise à nu (poteaux et charpente) et elle est coupée nette lorsque qu’elle rencontre les volumes blancs du nouveau bâtiment. L’effet est d’autant plus impressionnant que la nouvelle structure est recouverte de placoplâtre blanc dans lequel viennent s’enfoncer, comme dans de la neige, les poutrelles de la charpente originale. Dans le cas du Seattle Art Museum (41), l’organisation du bâtiment original de Venturi & Scott Brown est entièrement assujettie à la volonté de créer une rue intérieure, sorte de double de la rue en pente le long de laquelle la façade se déploie. L’addition de la nouvelle aile, qui occupe l’autre façade de l’îlot, a induit le déplacement de l’entrée principale et la création d’un hall qui se déploie le long de la rue de façon similaire à celui de Venturi Scott Brown, mais décalée à 90°. Il y a donc une sorte de hall linéaire en forme d’équerre qui suit la quasitotalité des deux rues et dont l’une des faces n’est plus pratiquée. Les salles d’expositions aux étages de l’ancien bâtiment sont aujourd’hui desservies depuis le hall de la nouvelle aile si bien que le dispositif distributif de l’ancien bâtiment ainsi que son organisation spatiale sont devenus obsolètes. A Atlanta, l’extension du High Museum (15) par Renzo Piano a consisté à créer au centre de la parcelle, une place publique extérieure dont le but est de figurer un nouvel espace de représentation pour le musée. Cette disposition spatiale fait de l’îlot entier un îlot piéton, sorte de havre de paix dans une ville particulièrement touchée par l’étalement urbain. Mais, pour arriver à ce résultat, le nouveau projet a du entièrement tourner le dos à l’ancienne aile de Richard Meier qui était clairement orientée sur la rue avec une rampe monumentale qui venait chercher le visiteur jusque sur le trottoir. Aujourd’hui, lorsqu’on arrive depuis la rue, on se dirige encore naturellement vers cette entrée qui n’est plus en service et c’est en pénétrant plus profondément dans l’îlot que l’on découvre la nouvelle " plaza " au cœur du musée. En retournant le dispositif d’accès, Renzo Piano a en quelque sorte rendu obsolète l’expression formelle du bâtiment de Meier. Fusion, réunion La dernière attitude en matière d’extension est une démarche de refonte complète de l’ensemble du musée dans une image unitaire en refusant le principe ouvert d’additions successives: c’est le principe de la fusion. Cela consiste à engloutir le bâtiment existant ou, à l’inverse, faire disparaître la nouvelle intervention. C’est une situation très rare sauf dans les cas de restructurations globales comme au MOMA (2) où, à l’intérieur, il est impossible d’identifier les différents composants du bâtiment qui se présente aujourd’hui comme un ensemble homogène. En revanche, beaucoup de projets proposent une démarche unificatrice proche de la fusion: cela consiste à ajouter une nouvelle aile et à créer un espace commun unificateur pour l’ensemble du musée. Ce peut être un atrium ou une cour couverte comme à la Morgan Library (6), au Peabody Essex Museum (69), au Cleveland Museum of Art (63), ou bien un espace extérieur unificateur commun comme le jardin du musée de Phoenix (24), le patio du musée de Des Moines (53) ou le nouveau hall extérieur et la galerie couverte du Los Angeles County Museum of Art (30). 102 Architecture Richard Meier’s old wing that was clearly focused towards the street, offering a monumental ramp that brought visitors from the sidewalk into the lobby. Today, when one arrives from the street, one is still naturally led to this entry which is no longer in use and it is only by penetrating deeper into the block that one discovers the new “plaza” at the heart of the museum. By flipping the access sequence, Renzo Piano has somehow made obsolete the formal expression of Meier’s building. Fusion The last attitude to extension strategy is a complete redesign of the entire museum in a unified image by refusing the principle of open successive additions. This consists of swallowing up the existing building or of making the new addition invisible. It is very rare, except with global restructuring as with the MOMA (2), where it is (at least from the inside) impossible to identify the different components of a building that stands today as a homogeneous whole. But many projects propose a unifying approach close to fusion: the principle is to add a new wing and create a unifying space for the whole museum. This may be an atrium or a covered courtyard like at the Morgan Library (6), the Peabody Essex Museum (69), or the Cleveland Museum of Art (63). It can also be a unifying common outdoor space as in the garden of the Phoenix Art Museum (24), the patio of the Des Moines Art Center (53) or the outdoor lobby and covered corridor of the Los Angeles County Museum of Art (30). 103 Exposition De manière générale, la taille des musées explose et le nombre d’œuvres exposées est toujours plus important. Mais quel le réel contenu qui est exposé dans ces musées d’art? La croissance systématique des musées est-elle accompagnée d’innovations en matière de gestion de l’espace ? de muséographie? d’expographie ? Quels types de relations sont proposés entre le visiteur et les œuvres? Confrontés à l’objectif de satisfaire un public de masse, comment les musées déclinent-ils leur nouvelle relation avec la société ? Quelles sont les œuvres exposées dans les musées d’art américain? Comment sont présentées les œuvres? Quelles sont les nouvelles extensions de l’espace muséal? 104 Exhibition From a general point of view, the size of the museum and the number of works on display are growing at a fast pace. But what is the actual content that is presented in these art museums? Is the systematic growth of museums accompanied by innovations in term of space arrangement? Museography? Expography? What kinds of relationships are proposed between the visitor and the artworks? Facing the goal of satisfying a mass audience, how are museums expressing their new relationship with society? What are the artworks exhibited in American art museums? How are the artworks presented? What are the new extensions of museum space? 105 Exposition Les œuvres exposées Bien qu’ayant limité notre champ d’étude aux musées d’art, nous avons été confrontés à un large spectre de collections. Leur spécificité ne repose pas tant sur les œuvres en elles-mêmes, mais plutôt sur la nature des collections, leur origine, les regroupements d’œuvres qui en découlent. Du Cabinet de curiosités à l’assemblage de collections éclectiques La grande majorité des musées d’art américains étant privés, leur collection est donc souvent issue à l’origine de donations de collectionneurs privés, ce qui renvoie à un ensemble constitué en opposition à des œuvres isolées. La cohérence de chacune des collections dépend alors en premier lieu de la sensibilité des collectionneurs, de la latitude qu’ils laissent à l’institution pour faire évoluer leur collection et ensuite des choix des musées en matière de nouvelles acquisitions. Certains musées présentent la collection d’un seul collectionneur et on retrouve alors, dans les rapports entre les œuvres, un fil directeur qui est lié avec le goût et le regard d’une seule personne. C’est en quelque sorte un portrait en creux qui se donne à lire. Certaines collections sont ainsi d’une cohérence extrême comme la Menil Collection à Houston, la Phillips Collection à Washington, la Fricks à New York, ou encore la Barnes à Philadelphie. Elles sont probablement l’expression la plus noble et aboutie de la culture de mécénat aux Etats-Unis. Mais très souvent les collections regroupent des œuvres ou des objets extrêmement éclectiques dans la tradition des Cabinets de curiosités du XVIIIème siècle. A ceci s’ajoute une volonté fréquente des donateurs de ne pas voir leur collection démantelée. Il en résulte une juxtaposition d’œuvres de qualités très inégales et sans relation les unes avec les autres. Ce phénomène est encore accentué lorsque, comme c’est le cas dans la plupart des musées américains, plusieurs collections privées sont assemblées. Bien que des rapports originaux puissent naître de ces collages, les musées ont tendance à accentuer encore plus la dimension hétéroclite de leur collections jusqu’à aboutir à des juxtapositions étranges où se côtoient des toiles de maîtres impressionnistes avec des objets Vaudous, des peintures Américaines du XIXème et de l’Art Océanien. Dans cet univers fait d’accumulations d’objets éclectiques, le dialogue et le classement est souvent difficile. La qualité de ces collages est donc assez variable d’une institution à l’autre mais peut s’avérer très décevante dans le cas où les donations ne comportent que des pièces médiocres. La question de la légitimité même de l’existence du musée se pose alors. MOMA New York, NY 106 Nelson Atkins Kansas City, KA SFMOMA San Francisco, CA Exhibition The works on display Although we had limited our study to museums of art, we came across a very wide range of collections. They do not differ in the works themselves but rather in the type of assemblage of works inside the collection. From the Curiosity cabinet to a combination of eclectic collections The vast majority of American art museums are privately funded, hence their collections often come from private donations of an entire undivided collection as opposed to an isolated work of art. The consistency of each of the collections then depends primarily on the collectors’ sensitivity, the freedom allowed to the institution to modify collections and then on the museum’s choices in terms of new acquisitions. Museum of Fine Art New Orleans, LA Some museums only display the collection of a single collector. In that case a strong relationship and coherence can be found between the artworks, linked by the taste and eye of one person who is in a way portrayed throughout the museum. Some of these collections are of an extreme consistency such as the Menil Collection in Houston, the Phillips Collection in Washington, the Frick in New York, or the Barnes in Philadelphia. They are probably the most noble and successful emanations of philanthropic culture in the United States. But, most of the time, collections include very eclectic works or objects, very much in the tradition of eighteenth century "curiosity cabinets". In addition, most donors do not allow their collection to be dismantled. These results in a juxtaposition of very uneven works not at all related one with each other. This phenomenon is accentuated when, as is the case in most American museums, several private collections are assembled. Although these collages can lead to interesting relationships, museums most of the time tend to accentuate even more the heterogeneity of their diverse collections and end up with strange juxtapositions where great Impressionist paintings meet Voodoo artifacts, or American nineteenth century paintings join Oceanic Art. In this universe of accumulation of eclectic artifacts, dialogue and classification is often difficult. The quality of collages is then very variable from one institution to another but the result can be very disappointing when donations have only mediocre artwork. Sometimes the whole experience challenges the very legitimacy of the institution. Walker Art Center Minneaplois, MN Modern Art museum Fort Worth ,TX Higjh Museum Atlanta, GA Milwaukee Art Museum Milwaukee, WI 107 Exposition Beaucoup de musées d’art contemporain Une grande proportion des nouveaux musées d’art sont logiquement dédiés à l’art contemporain qui est plus accessible financièrement. On peut identifier deux attitudes opposées vis-à-vis de la question de la collecte d’œuvres d’art contemporain. 21C Museum Hotel, Deborah Berke (2007) Louisville, KY Les institutions sans collection La majorité des musées d’art contemporain ne collectionnent pas et se contentent de proposer des expositions temporaires souvent réalisées avec des artistes vivants qui conçoivent parfois leurs œuvres spécifiquement pour l’occasion. Ce type d’exposition fait pleinement entrer l’architecture du bâtiment dans l’œuvre d’art en jouant sur un rapport entre le contenant et le contenu, entre l’art et l’architecture. Les expositions sont dans ce cas souvent cohérentes puisqu’elles présentent un seul ou plusieurs artistes autour d’une thématique ou simplement autour de l’espace du musée. Bien que la qualité des œuvres que nous avons vues soit très variable, ce type de fonctionnement a tendance à produire des expériences expérimentales intéressantes tout en soutenant la création contemporaine. Les institutions collectionneuses Les quelques musées d’art contemporain qui collectionnent, en revanche, semblent suivre une politique d’acquisition très conventionnelle et ce sont souvent les mêmes artistes, voire les mêmes œuvres, qui sont exposés. Des œuvres " accessibles " Lobby of the 21C Museum Hotel, Deborah Berke (2007) Louisville, KY L’évolution de la nature des œuvres présentées semble accompagner la tendance générale des musées vers une plus grande marchandisation de leur espace. Les œuvres se veulent en effet de plus en plus accessibles, elles se présentent comme des expériences ou des mises en situations du spectateur sur un mode de plus en plus éloigné de l’élitisme habituel des musées classiques. Deux tendances se démarquent : La première consiste à présenter des œuvres de plus en plus grandes et spectaculaires dans le but d éblouir le visiteur. De spectaculaire, les œuvres deviennent aussi interactives et appellent le visiteur à plus de participation. L’autre attitude semble être d’exposer des œuvres identifiables, proches du quotidien de celui qui la regarde. C’est ce que proposent en particulier les musées de Design ou bien d’Art et d’Artisanat qui rencontrent un fort succès aux EtatsUnis. On touche d’ailleurs parfois dans ce cas au domaine du régionalisme où le musée expose des œuvres conçues uniquement ou presque par des artistes locaux. Comment sont exposées ces oeuvres? Concernant l’exposition des œuvres à proprement parlé, nous n’avons pas remarqué de grandes innovations en matière de scénographie, d’organisation de l’espace, de mobilier d’exposition. De façon générale, on peut dire que le modèle de la salle d’exposition blanche et épurée est adopté de façon quasi unanime. L’espace muséal est dépouillé sans que l’on sache d’ailleurs si cela est au profit d’une meilleure contemplation des œuvres. En matière de muséographie, la grande évolution est à chercher à l’extérieur des musées. Aujourd’hui, les institutions recherchent à faire sortir l’Art des musées pour aller directement à la rencontre du public sans attendre qu’il vienne à lui. Ainsi, à Louisville, Kentucky, deux collectionneurs ont décidé présenter leur importante collection d’art contemporain non pas dans un espace muséal traditionnel mais dans un hôtel : le 21C Museum Hotel. Tous les espaces communs de l’hôtel accueillent donc des installations : de la façade, en passant par le hall, les couloirs, les ascenseurs, le bar, le restaurant, la salle de sport, jusqu’aux sanitaires. Même les grandes institutions sortent de plus en plus souvent de leurs murs. Le Moma de New York par exemple, a installé pendant 6 semaines de février à mars 2009, 57 reproductions de ses plus grandes œuvres dans la station de métro Atlantic Avenue-Pacific Street à Brooklyn. 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, les passagers en transit ont pu admirer des posters d’œuvres de Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Charles Eames, Cindy Sherman, Andy Warhol, etc. Si l’installation proposée ne manque pas d’intérêt quant aux questions qu’elle 108 Exhibition A majority of contemporary art museums A large proportion of new art museums are logically dedicated to contemporary art, which is more affordable for smaller institutions. One can clearly identify two opposite attitudes in terms of collecting contemporary art. The non-collecting institutions Most contemporary art museums do not collect art and are mainly focused on hosting temporary exhibitions often performed with living artists whose works are specially fitted for the occasion, fully interacting with the building’s space and architecture. In this type of exhibition, there is a creative artistic relationship between art and architecture as content and container. The exhibits in this case are consistent since they often have one or several artists centered around a theme or around the museum space. Although the quality of works we saw was variable, this type of operation tends to produce experimental experiences while supporting contemporary creativity. The collecting institutions The few collecting contemporary art museums however seem to follow a very conventional acquisition policy, which leads them to buy a very narrow set of artists. It is not rare to see in various contemporary art museums throughout the country, the same artists if not the exact same works on display. "Reachable" works Along with the general trend of museums to moving towards a broader public and more merchandised space, the nature of artworks themselves is changing. They are intended to be more accessible, they are presented as experiments, placing the visitor in playful conditions, away from the usual elitism of conventional museums. Two trends stand out: The first one is to present bigger and increasingly dramatic pieces in order to dazzle the visitor. Then from the spectacular dimension, the works become more interactive and visitors are invited to get involved into the artistic process. The other trend is to display identifiable daily life objects, directly linked to everyone’s personal experience. This is the case for the increasingly popular Design or Arts and Craft museums, which usually emphasize local craft culture and mainly show local artists. How are the artworks displayed? Regarding exhibition, strictly speaking, we did not notice any major innovations either in terms of design, or in terms of spacial planning or furniture. One remarkable constant feature would be the typical MoMAesque sleek white room that seems to be almost unanimously adopted throughout new museums. Gallery spaces are stripped off their traditional ornamentation without proof that this puts the visitor in better condition for contemplation. In fact the main trend in terms of displaying works of art consists in surpassing the museum’s boundary and investing the outside space (urban or rural) with meaning . It seems that the ultimate s aim of bringing mass audiences to art would be best served by bringing art to the public, literally exposing artworks outside without waiting for the public to come to the museum. One example of this trend can be fond in Louisville, Kentucky, where two collectors have decided to present their important collection of contemporary art not in a traditional museum space but in a hotel, the 21C Museum Hotel. All public areas of the hotel therefore host contemporary artwork and installations, from the façade, all the way through the lobby, corridors, elevators, the bar, the restaurant, the gym, and even the bathrooms. Even large institutions are increasingly trying to extend beyond their walls. The MoMA in New York, for example, has installed for six weeks in February and March 2009, 57 reproductions of its greatest works in the Atlantic AvenuePacific Street subway station in Brooklyn. As a result, passengers were able to admire posters of works by Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Charles Eames, Cindy Sherman, Andy Warhol, among others. This event does not come without questions about the value of art reproduction, desanctification of the exhibition space and the art and advertising relationship. It remains unfortunately more of an advertising campaign (one of the most expansive the museum has ever had) than a real attempt to exhibit art outside of the museum. Other examples would Moma’s instalation, Atlantic Avenue-Pacific Street Subway station New York, NY 109 Exposition suscite concernant la valeur d’une reproduction, la désacralisation de l’espace d’exposition, le rapport entre la publicité et l’art, il s’agit malheureusement avant tout d’une campagne publicitaire, l’une des plus onéreuses du musée d’ailleurs. Ces expériences sont l’expression ultime du flirt qui se développe entre l’art et la consommation et qui amène les musées à emprunter les mêmes techniques de marketing et de publicité que n’importe quelle grande enseigne. Walker Art Center Minneapolis, MN Les compléments d’information ou les extensions de l’espace muséal Au-delà de l’exposition d’œuvres d’art, des " informations " sont diffusées de manière active et multimédia. En tant que producteur de message, le musée lui-même devient un média, à l’intérieur de ses murs par le développement de l’expographie mais également en sortant de son enclos pour interagir avec les modes de communications en réseaux. Expographie Institute of Contemporary Art Boston, MA L’expographie, c’est-à-dire la présence de technologies au sein du musée, est aujourd’hui une composante essentielle de la muséographie des musées. Les compléments d’information périphériques se développent même s’ils ne transforment pas l’expérience muséale : l’observation des œuvres d’art reste le propos principal des musées. Mais, peu à peu, un nouveau type de rapport aux œuvres fait son apparition, il se veut plus ludique et attractif pour un large public, à cheval entre culture et divertissement, et souvent en direction des plus jeunes. Il s’agit en premier lieu de bandes sonores qui sont diffusées par audioguides le plus souvent mais également par téléphone portable. Certains musées vont jusqu’à proposer une dizaine de visites audio différentes, selon l’âge, les centres d’intérêts, ou le temps dont le visiteur dispose. Mais c’est surtout la baladodiffusion (podcast) qui gagne en popularité comme outils de diffusion audio. Le visiteur est invité à podcaster sa visite guidée depuis le site internet du musée avant de s’y rendre. Peabody Essex Museum Salem, MA Beaucoup de musées proposent également des panneaux interactifs dans les salles d’exposition. Le Detroit Institute of Arts (59) est en ce sens assez remarquable avec ses nombreux panneaux didactiques qui jalonnent le parcours du visiteur et qui, en plus de lui dispenser des informations, l’invitent à manipuler des objets, à faire part de ses impressions,…. Le Walker Art Center (46) a essayé de pousser l’idée encore plus loin en proposant des espaces dédiés à l’expographie. Ce sont des petits " salons " avec des tables digitales interactives et des alcôves-canapés dans les circulations où le visiteur peut s’asseoir devant des écrans interactifs qui décortiquent la collection. New Museum New York, NY 110 Walker Art Center Minneapolis, MN Exhibition refer to cases previously mentioned such as the Seattle Olympic Sculpture Park or even the Menil Collection. These experiences are the ultimate expression of the evolving blend between art and consumption that brings museum to use the same marketing techniques and advertising strategies as any large company. Additional information or extensions of the museum space Beyond the strict exhibition of artworks, museums are giving access to "information" through usage of multimedia devices. As a producer of content, the museum itself becomes a form of media both within its walls, in the development of expography and outside its walls, through it’s presence on the web. Expography Expography, which defines the presence of technology in the museum, has become an essential component of museography. Although technology does not really transform the experience of visiting a museum, a number of more or less peripheral multimedia devices display additional information about artworks and are gradually building a more fun and playful, often youth-oriented, type of relation with the artwork, existing between culture and entertainment. Audio media is increasingly present in museums through audioguides and cellphones; some museums offer a dozen different audiotours, sorted by age, interests, or the amount of time the visitor wishes to spend. But the new main audio delivery format seems to be the podcast. The visitor is now invited to download his audiotour from the museum’s website before actually going there. Many museums also offer interactive boards or screens within the galleries. The Detroit Institute of Arts (59) is thus quite remarkable with many educational features dispatched along a visitor’s route. In addition to providing information, these features are inviting people to manipulate objects, and share their comments on the museum and its artwork. The Walker Art Center (46) tried to push the idea even further by offering specific spots devoted to expography. These are small “lounges” plugged into the circulation path featuring various digital interactive screens and alcove-like sofas where visitors can sit while they are allowed to learn more about the collection. Detroit Institute of Arts Detroit, MI 111 Exposition Réseaux La principale évolution en matière de communication semble en fait toucher à la présence sur internet des musées. Les sites internet des musées sont devenus en quelques années leur véritable vitrine ainsi qu’un complément indispensable à leur visite. Et ceci, avant la visite, pour les informations pratiques ou le téléchargement des podcasts, mais également après, grâce aux innombrables compléments d’information qu’ils dispensent. Surtout, les musées ont rapidement compris l’intérêt d’assurer une présence proactive sur le Web 2.0 dont l’idéologie prône des interfaces permettant aux internautes d’interagir à la fois avec le contenu des pages mais aussi entre eux. YouTube ou Daily Motion sont aujourd’hui des incontournables réseaux de diffusion pour les musées. Les internautes peuvent par exemple regarder et échanger leurs vidéos concernant le MoMA (2) sur MoMA Videos Channel de YouTube (http://www.youtube.com/user/MoMAvideos). Tous les musées ont également un site sur Facebook ou Myspace et participent ainsi aux nouveaux réseaux sociaux. Certains ont même investit les mondes virtuels tels que Second Life. C’est le cas du Tech Museum de San José qui a crée en décembre 2007 une reconstitution de ses bâtiments réels mais complètement vides et qui invite des artistes de toute provenance à y exposer leurs créations virtuelles. Le public est donc devenu aujourd’hui un contributeur actif dans l’organisation des musées. Il interagit, commente et diffuse des informations sur internet. Il va même jusqu’à intervenir dans la classification des œuvres sur les sites internet des musées en attribuant des tags aux œuvres de la collection. 112 Exhibition Networks The main evolution in terms of communication seems to be related to the Internet. Within a few years museum websites have become the institution’s main space of exposure as well as a complement to the visit. Websites provides information both before the visit by proposing various podcasts, and after with online-only content. Above all, museums have quickly understood their interest lies in ensuring a proactive presence on Web 2.0, which allows users to interact with a website’s content but also with each other. YouTube and Daily Motion have become essential broadcasting networks for museums. Users can, for example, watch and share videos about the MoMA (2) on MoMA’s Video Channel on YouTube (http://www.youtube.com/user/MoMAvideos). All museums have a website on Facebook or Myspace and thus participate in new social networks. Some have even invested in virtual worlds like Second Life. This is the case of the Tech Museum in San Jose, which created in December 2007 a reconstruction of its actual buildings but made left them completely empty in order to invite artists to display their virtual creations. Museum of the City of New York New York, NY The public is now an active contributor in the organization of museums. It interacts, comments and disseminates information on the Internet. It is even involved in the classification of works by assigning tags to works of the collection on the museums’ websites. Detroit Institute of Arts Detroit, MI 113 Conclusion Enfin de compte, les musées Américains sont un reflet très fidèle de la société américaine. A travers les musées, ce sont les fondements même du pays que nous avons commencé d’appréhender tant chacune des facettes de notre étude nous a conduit, encore plus que nous l’avions imaginé , vers des aspects extrêmement spécifiques de la culture américaine. Ce phénomène est particulièrement évident lorsqu’on observe le mode de financement privé des musées aux Etats Unis. Plus qu’un simple mode de financement, c’est une véritable émanation d’une tradition purement américaine qui favorise et encourage les initiatives privées par rapport a des stratégies planificatrices imposées d’en haut. Les musées sont ainsi issus d’une dynamique du bas ver le haut qui porte le désir d’une communauté de créer un espace démocratique dévolu à la culture et au raffinement. Par conséquent, et à travers des liens très forts avec leurs communautés, les musées jouent localement un rôle social important. Ils outrepassent leur identité culturelle et accueillent de plus en plus d’événements liés à la vie des gens, depuis les meetings politiques jusqu’aux mariages. Les musées américains constituent un exemple réussi d’initiative privée où une communauté qui s’organise par elle même prend localement le pas sur la société. Notre notion Européenne d’espace public est ici remplacée par une notion américaine d’espace "civique", qui, détachée de son lien avec l’état peut se rapporter à un projet privé de créer un espace publique. Ce phénomène que Denise Scott Brown appelle un espace "public privé" est ici encore une authentique émanation de la société américaine. Elle trouve d’ailleurs parfaitement sa place dans le contexte de l’étalement urbain qui caractérise la majorité des villes Etats-uniennes et qui tend à créer un tissus urbain discontinue ou les entités urbaines sont juxtaposées les unes à côté des autres sans relations prédéterminées et où chaque objet ou îlot peut définir librement son propre statut. Dans ce contexte, les musées ont parfaitement intégré la culture de consommation de la fin du XXème siècle où culture, argent et spectacle sont mélangés. Ils développent une nouvelle gamme d’activités qui en s’éloignent de l’exposition des œuvres à proprement parler s’adressent à un public de tous ages et de toutes origines sociales. Les bâtiments eux-mêmes sont devenus des outils marketing, a cheval entre l’art et la mode, qui répondent de ce fait à des temporalités très courtes. Les musées se doivent de rester " à la page " et, pour faire peau neuve, ils s’étendent et se parent de nouvelles ailes. Ils prennent l’apparence de véritables " cadavres exquis " de bâtiments qui, à l’instar de certaines collections, peuvent représenter un véritable condensé d’histoire ou bien, à l’opposé, un assemblage de bâtiments inégaux et parfois sans relation entre eux. De façon générale, les musées font appel aux architectes les plus prestigieux de leur temps. Ils sont ainsi devenus des livres ouverts sur l’histoire de l’architecture des 20 dernières années. Les musées combinent ainsi ces nouveaux enjeux consuméristes avec une réelle volonté de diffuser la culture à un large public en renforcent leur rôle social et éducatif. Ils représentent ainsi un modèle hybride car ils sont tout autant l’incarnation de la cathédrale du XXIème siècle que celle d’un authentique temple de la consommation et ce dans une forme qui semble se réinventer en permanence. En tant qu’entités indépendantes qui tendent à fonctionner comme des entreprises privées, les musées sont extrêmement liés avec le contexte économique. Une grande partie des institutions que nous avons étudiées n’auraient pas pu voir le jour en dehors du contexte économique prospère qui a caractérisé le milieu des années 2000. La récession qui a débuté exactement au moment de notre voyage va désormais rendre la collecte de fonds beaucoup plus difficile et il est probable que certains de ces musées auront du mal à traverser la crise. Après 10 ans de croissance, les musées américains vont devoir s’adapter à une nouvelle page de leur histoire. Mais cette épreuve ne semble pas hors de leur portée. Les musées américains sont parvenus à rester des lieux actifs, instigateurs d’expérimentation tant sociales que spatiales alors qu’ils auraient pu devenir des objets stéréotypés. Leur dynamique les a déjà conduits à dépasser leur image institutionnelle en allant chercher leur public à l’extérieur. Ils ont trouvés de nouvelles façon s’immiscer dans la vie urbaine et d’investir le territoire américain. Mais il reste encore de nombreux territoire à explorer. On voit déjà des musées qui commencent à s’exporter loin de leur site initial, que ce soit dans une banlieue ou dans un pays étranger. Ils explorent aussi de nouvelles façons de se dématérialiser où le musée n’est plus nécessairement un bâtiment... 114 Conclusion American museums on the whole appear to be a faithful reflection of American Society. By observing museums, we start to understand the very soul of the United States, as every aspect of their being is tied to specific features of American culture and tradition. This is particularly obvious if we look at the way museums are privately funded in the United States. More than just a way of financing an institution, it is an emanation of American tradition which has always encouraged bottom-up types of enterprise as opposed to the more European top-down strategies. Museums are therefore created by private initiative, enhancing the desire of a community to create a democratic place devoted to culture and refinement. As a result, and through their strong link to their communities, museums are playing a very important social role at the local scale, going beyond their cultural identity in hosting all types of events from political meetings to weddings, influencing the course of people’s lives. Museums are then a very successful example of private initiative where the sense of self-organized community dominates the sense of society. Our European notion of “public space” is here replaced by an American notion of “civic space”, no longer bound to the public realm--a private project to create a public space. This phenomenon, which Denise Scott Brown calls a “private public space” is again a genuine emanation of American culture. It is totally connected with the structure of sprawling American cities which tend to create a discontinuous urban fabric, where buildings or urban entities are juxtaposed one next to the other without specific predetermined relationships and where every object or block is allowed to have a life of its own. Within this context, museums have embraced our late twentieth century consumption culture where amusement, culture and money blend. They are moving towards a wide range of activities for all ages and all social backgrounds less strictly related to artwork exhibitions. The buildings themselves have become marketing tools, blending architecture with art and fashion and therefore interacting with shorter temporalities. Trying to keep an institution’s image up to date, they are subject to a series of expansions leading to new kinds of "exquisite cadaver" type of buildings. Like their collections, some become fantastic architectural “almanacs,” others a group of uneven and somehow unrelated parts. Thinking globally, museums in the United States have attracted the most renowned contemporary architects and can be seen as an authoritative collection of recent architectural history. These marketing goals have been combined with the true aim of spreading culture to broader audiences and generating real social and educational influence. Museums can be the cathedrals of the 21st century and genuine temples to consumption. But the museum model is ever evolving. Our United States museum architecture study took place at the end of a very prosperous period for the American economy. As independent entities that tend to function like private firms, museums are therefore extremely dependent on the strength of the economy. Many of the institutions we have surveyed couldn’t have blossomed if it weren’t for the extreme growth in the American economy in the mid 2000’s and the recession is likely to make it difficult for museums to gather funding, and it is also likely that some of these museums will struggle to survive this recession. After 10 years of growth, museums in the United States will have to adapt to a new page of history. Until now, American museums have succeeded in remaining active places, enhancing social and spatial experiments, rather than becoming stereotyped objects. Their energy has already led them to extend their institutional image, to go forth and meet their public outside. They have found new ways of contributing to urban life and to invest in the American territory, and they still have a lot to explore. We already see museums starting to export themselves away from their original location, whether it is to an emerging suburb, or to another country. They are also investigating ways of dematerialisation where museums cease to be a building 115 116 Annexes I Appendix 117 Annexes Entretien avec Denise Scott Brown et Robert Venturi Date : March 8th 2008 Place : Denise Scott Brown and Robert Venturi’s house, Philadelphia ACCD: There are a lot of museums which have been constructed this last ten years all around the world and many in United States. Could you tell us your opinion on this wave of new constructions? Robert Venturi: I wrote an essay in 1999 for a lecture in Paris. The subject was “Museum in evolution”. Museums generally were located in a Palace that belongs to families that were collecting art. That’s when the aristocrats went to Italy and the young made the “Grand Tour”. And then the Louvre which was originally a royal palace became a great museum. At that time, the art essentially related to the architecture: it was constant, it didn’t change. And then, eventually, it started in America with the Museum of Modern Art that was built in the early forties, two main things happened: one was that the museum became a kind of neutral background for the art that did not really relate to the architecture. A baroque painting wasn’t in a baroque room. As a modern building, it was essentially a recessive background generally with white walls. And that also accommodated something new where they could be dynamic changes: every three month had a new exhibition, rather than more or less the same exhibition. Museum became a neutral background for an evolving collection. Later, in the late modern, museums became a dramatic expressionistic architecture. We are in this age now. And that causes major problems because that kind of buildings imposes themselves on the art. So we went back to the older situation when the architecture was not recessive. And that relates to Frank Gehry but what is interesting in the Frank Gehry’s buildings generally is that you have the dramatic architectural expression, but the actual exhibition space is behind in a more neutral space. So you have the dramatic in the front and the place for changing exhibition at the back, in recessive context. And of course, you have our approach which is somehow positive but essentially a recessive place for the art. And now there is also the museum as civic space for other kind of functional uses. The museums can host a wedding or a ball where you can dance or have any kind of civic demonstration. So there was the museum as a kind of civic functioning place where different things can happen. That is what we accommodated in the extension we did for the La Jolla Museum in San Diego. There is also an educational function. In the Philadelphia Museum of Art, most of the people who are coming are people from high school. So you have to accommodate student buses during the day, it could be 10 or 12 student buses from different regions of Philadelphia. So the museum has evolved very very dramatically and very quickly. And the main idea is the idea of flexibility, which I think is more an American invention. More people are coming in museum because: yes they were here last year but this year there are new things (even if the old collection is still there). So it is an evolving collection in some ways and the museum is a social and civic meeting place within a community more than an aesthetic experience. Denise Scott Brown: I would like to give my take on that same story. Museum people talk about wild collections and this is even pre-dates what Bob started out with. It was a noble man who collected a pile of paintings, you see many places in Europe where there is one of those “grand tour” collections, and they will have a death mask of Beethoven, a few paintings, things from Africa maybe… In other words, it is a very undisciplined thing and already by that time they put them all in their house as a collection. And you would have to make an arrangement to go there and to see the house. When you get there, footman welcomes you and you have to dress for the occasion. It was a very “elite” kind of exhibition. But that moves directly into the period of nation states and those collections are required to form the collection that represents the state. And it’s a parallel of what Bilbao is doing now, the national gallery shows the might of the British 118 Interview with Denise Scott Brown and Robert Venturi Appendix Empire, and the Louvre shows the greatness of France, the greatness of the concept of France. Not because it has only French paintings but because it shows the great artistic and intellectual acumen of the nation. So I think there was definitely a hype element to the form of a nation’s museum in the 19th and 20th centuries. And then from our point of view, we represent the era just 10 years before the one you are talking about where there was a great museum urging. That was at the time of the stress of urban renewal in cities and the museum goes along with that. In the 1960’s, I don’t think anyone thought very much of the museum as being a part of the social uprising; the fight against the “ville radieuse” as it was translated in America. “Ville radieuse” in America caused a great deal of arm to low income populations. The housing looked as if they were social housing but in fact held very rich people. And the people living in the buildings that had been there before witch were described as “Tower slums”, these people had nowhere else to go. So there was a great revolt against modern architecture concept of the city by people starting to realize that it was a huge imposition on the social structure of American cities. Cities witch were already in a bad way because of the social concerns such as the migration from the South to the North of low income people which is part of what caused the need of urban renewal. They thought they needed urban renewal because they were getting all these migrants from the South. So we think they provided housing for the migrants and do the things that are needed to deal with poor people in a social welfare state. But no, they wanted to get rid of them. And they produced these buildings that looked like social housing but in fact had nothing to do with that. And the poor squashed up ever tighter and tighter in the existing slums. In that rowing against that kind of view of urbanism, the museum in the beginning was looked upon as elitist and had nothing to do with any of that. Now by the 1980’s the people started to say that we shall find many ways to support the center of the city and also the change for a republican government in America had reduced funding for the arts. I myself think that it is not necessary that, in some respects and especially in American context where we have so little money for social programs, that I feel the one we do have should go for low income housing and for education and for job development. I think that the people who favor art and museums should find other ways to look after themselves. They should expect less form government, not nothing but less, and they should find many other ways to support themselves. Robert Venturi: The taxes are there for that: if you give money as an individual to a museum the money you give is taken off from your taxes. DSB: So this makes a huge source of income for the museums in America, there is much more people giving money for art in America than there is in France for instance. And on the other hand, the trouble with the cities is that the tax situation separates the cities from the rich populations living in the suburbs. They pay their tax money to their local towns (they think of it as towns but it is the suburbs) and the core city and the museums gets no money from it. The other places where people give their money are universities. So art migrates to the universities because that’s where the money is. And if it brings more support in the end, I’m not necessarily against it. The problem is to find a way of making the museum available to a broad spectrum of people without charging them. What happened in that kind of context: the museum became looked upon as part of what they call an urban outreach which means that the museum must come down from its mountain. Very literally (you know the Philadelphia Museum of Art is literally sitting on a mountain), the museum must be in the city where everyone is. So people can come into the museum and reach it easily. A lot of what we have done in museums like the National Galley for instance in London is to try to think of it as a place that should be in the middle of everything. They say the tax payers have paid for this museum, so they have the right to come and look at it. RV: … Which Moma did first actually, it’s just along 53rd street like any other building. It’s not a great monument at the end of an avenue. DSB: So all these issues that you’ve brought up like is it “shop fitting” or “exhibition”? And it’s mixture of both because once you’re out there on main Street, then you begin to divide methods like those used by the stores on Main Street for the same reason: to draw people in and attract them. The Museum here has its “Wednesday night film showings” and young adults go there on dates. They go there to meet single adults so it becomes the dating place. But those people will be there later when they’re marrying or they will be the patrons who will 119 Annexes come back. The museums look to get people of different ages, and propose the kind of things they like to do. The population is getting old and they are many things that would be nice for old people in the museum. But people who live in cities are younger people, particularly before they’re married and before they have their second child (second child sends everyone to the suburbs). And young people with one child begin to look for program of interest for them. So this was all called urban outreach and we can talk in great detail about how you have to have “blockbuster shows”. For that you have to change the whole of the access pattern of a museum, you have to make a space that will take a truck that is 51 feet long, a semi, it has to be able to drive in, and be closed and be air conditioned and then they can take the art out. And if you don’t have that kind of space you will not get them to send you Van Gogh’s from Holland. If you don’t have Van Gogh from Holland you will not get five million people to come to your show. So the “block buster” and the “urban outreach” are all part of that and it changes the design of a museum. Then museums went on from that in an interesting way which is: they became looked upon not just as urban outreach but as urban empowerment. Now that means that you don’t just reach art to poor people, you begin to find ways to interest poor people in the museum, by what you have in the museum. At a certain point those people say we want to take over and then the museum becomes the empowerment vehicle for let’s say: the Indians in America. The National Museum of the American Indian (in Washington) was seen as a place where Indian conservation techniques were prevailed. Which means that you berry things in the earth and you take them out and you smoke them. You light fires in the museum. They have very interesting ways and techniques in looking after art deficit. And it went along with a program for never again showing religious object which are sacred to Indian tribes. Those are kept private, particularly the ones which have human remains as part of them. They were either sent back to the tribes or stored in ways that only Indians can participate in their use. The museum in Washington has a very big exhibition on the mall and 10 million people go by that site because it’s next to the Air and Space Museum. So there is a huge visitation, as they call there, but then outside of Washington in a storage facility they have major storage and that storage is set up for Indian visits only and there they can light fires and wet their relics and do what ever else they need to do and no one else is aloud to have access to those. So the community can take over the store and begin to make money for itself in relation to their objects. So that’s where we left museums so to speak, all of that is pre-Bilbao. RV: We made some analysis and we realized that most of the museum programs of today, only one third of the space is for the exhibition of art. The rest of it is for administration, for social and civic uses. That’s really interesting. And another thing that’s related a little of what we are saying is I used the Italian palazzo as the early example of a museum and of course the make of an Italian palazzo is a series of rooms that happened to be around a courtyard but they’re the rooms “en suite”. Another analogy is that of the loft building. The loft building has an industrial background and it’s a great big building where the industrial uses can vary over time. Like our office. So the Italian palazzo, the loft, it’s all very intricate. If you see a plan of an Italian palazzo there’s not: these are bedrooms and these are that, they could be anything over time and they can vary. The loft has a background that is industrial very much in America and is very inspiring to the early modernists. They came to America and were inspires by the generic loft, you could say probably Walter Gropius was inspired by that when he came here. But the loft building is very different at the same time from the Frank Lloyd Wright and Le Corbusier definition of function. They were sort of enemies but each of them said : you design from the inside out and the inside program tells you what the building is and what it looks outside, there’s a big bump here or here evolves from there. But there is this other tradition of the loft building where it is just a general space and these different things can happen which makes very good museums. And I’ll make the analogy between the glove (when the glove covers your hand) and the mitten. And in a way the loft is like a mitten where he fingers can wiggle inside, possibly grow longer after you bought it. So that’s kind of a wonderful analogy I think of the mitten and the glove and architecture is not just you design from the inside out, you design for specific spaces inside and out, and you design for general space inside and out. And you also design from the outside in as well as from the inside out, where context affects what you design. DSB: About the La Jolla Museum of Contemporary Art and its addition that contains no galleries: it is only patio between two parts that has been roofed and 120 Appendix turn into a civic space, a space for great parties. And the truth is, the director told us if they has added galleries then, and not that space, they would not have a museum now because they absolutely had to have a place where they could build support for the museum and there is a funny story because we were working on Toulouse and we had a group of visiting architects and engineers in our conference room here from France and they suggested that we could continue working the next day if we wanted to. And we said unfortunately we have to go to San Diego to work on our museum there we have to be there for a fundraiser, and they said: “what is a fundraiser?” So we said that the people building that museum had to find the money to build it. They said well what’s wrong with the government, why won’t they do that? So I told them it isn’t going to work that way, instead let rich people in San Diego build a museum because they got the money and let the city use the money for low income people who no one wants to give money to. They don’t want to pay taxes to give money and so it’s a good idea that the people who are enthusiast help build it. So the next day we went to this groundbreaking which was the fundraiser and I told the people in San Diego the story of what the French people had said and they were so proud of themselves. They’re all elderly rich Americans, they have their silk dress form Paris from 15 years before (you know it’s a real American thing) but they were very happy, particularly for a very local museum like that, which makes a lot of sense. RV: One thing that I wrote somewhere and this comes up in our design of the National Gallery of London. I remember when we were working on the project, we visited a house in central Pennsylvania which was a typical (it was the house of a rich family) ordinary ranch house. And I remember seeing in that house a huge beautiful Picasso and I was just astounded how wonderful an experience it was to see a great work of art in an ordinary environment as part of life of everyday rather than in a very special place like a religious relique. And that made me realize one thing with the design of the addition of the “Sainsbury Wing”: it would be what is it that wakes a space ordinary and that is: there are windows. And in museums now, you don’t have windows anymore because the light will come in and you have to control the light and especially in this era with that extreme accommodation to the preservation of the art by not having natural light comes in. We later worked on re-doing the famous museum in Philadelphia called the Barnes Collection, where they are real windows and how to deal with that great collection with something like 28 Picasso. We worked on it but anything we did you hardly see, we could not change the light, but we did change it a bit to have less light coming (buy the way one thing about that museum is that, nowadays in the museum, you seem to have sort of a focused light focusing on the individual work of art that we change and that is made for that the art is no longer in a space – an example : here was a work of art : Picasso in a room that by the way had a big shadow all around it, so we said let’s acknowledge that the art is in an ambient light which is what you get when you go to the original Palazzo, rather than this dramatic light that you have nowadays. And one thing that gives ambient light are windows but you really can’t have windows, so in the National Gallery, we had a few windows but they are looking to another interior space so they’re more or less symbolic, the natural light id beyond. As a matter of fact we wanted to have light at the very end, where there is the big access, and the bastard would not let us do it. And so we had a window but about 6 feet beyond the window was a wall and only when you walk up to the window and you look down, you could see the natural light. But the point is that: we do have window that are up in clearstories. But those windows are not real windows, they are looking out into a secondary space and it’s indirect natural light coming and we have very elaborate sophisticated mechanism for changing the louvers, if light gets too bright the louvers cutout some light but at the same time it allows you to fell when a cloud comes along the light changes a bit and so you have the feeling that you are in a space with natural light. So you have the false windows, looking not directly at the outside, and then you have the light above. When you go up the great stairway, there are huge modern “Mies Van der Rohe” kind of windows but there is no art in that. Actually I love our exterior façade: I look at it about everyday. Half of the facade on Trafalgar Square uses the neoclassical vocabulary of the architecture around it and then half of it is Mies Van der Rohe. DSB: Coming back to the National Gallery, when we were starting on that project, it’s the most precious paintings in Europe at any rate (early renaissance paintings) and exigencies are enormous on these paintings. We walked in the National Gallery and I said: it looks as if it’s about to start raining in here, the hollow of the light was kind of there. We had to get a sense of its being light without any light actually touching the paintings. And all those windows that 121 Annexes were reflective surfaces for acoustics and light between them and the clearstory lightings. Actually what happened is the people couldn’t believe that the paintings hadn’t been cleaned and the levels of light were the ones required by the conservation service. So the lighting and the idea of ambient light is very important. DSB: The crowd control is another thing we feel very strongly about. Because when I was a student in London and I use to go to galleries on a Sunday afternoon when the trustees never see them. And people would go fifteen a breast through the galleries and you couldn’t see anything at knee high, it all had to be high for you to see it, I was really aware of this and we really thought of the plan of our National Gallery from many different points of view: the first one was that on a Sunday, people could go down the main axis but if it was crowded they could move to the sides and come back again, but also the nation state view of art said: here is our British collection and then there is the Italian collection second, and then the German… and you went sequentially with the national collections given pride of places. They were trying to suggest this lot of connectivity between northern art and Italian art, so if you went in this direction, you saw Italian art but the ways across gave you views of northern art and you could divert between these. And then there’s another very amusing story on the opening night: an art scholar, friend of ours was in the crowd going through. You know we had our Pierro della Francesca paintings – they weren’t ours they were theirs but we really fought very hard that they not put them at the end of the main axis because most of these paintings are very small, they were designed for small spaces, many of them are the most intimate of paintings: they are a mother and a child and very small and how do you get this eye though relationship “one person one painting”. Well for the Pierro della Francesca, we finally managed to persuade them to let us put it in a little room that they call the “Stidiolo” just off the main axis. And it was a little “cul de sac” up there. Well she (this friend of ours, Angelica) was just behind a man who came into the doorway, he had his back to her and he was looking at the Pierro della Francesca, and he turned to his wife who was just behind and said: “you don’t need to go into that, that’s a dead end”. RV: Another thing that is so important is that mostly today museums are added on to added on to added on to. Which is extremely interesting and when you go to the La Jolla Museum, you really see that: the original museum was a very beautiful house by Eric Gill, who was a very important American architect of the turn of the century. It was built in 1915 and it’s known as the “bonbon house” or “Scripps mansion” in this suburb of San Diego. God it’s a beautiful building I love it, and that was the original building that became the museum. And then it was added on to by different architects but that kind of evolution is very interesting, and actually, our wings are somewhat referential to the original Scripps building and buildings by the same architect all around in that area, in that neighborhood. So it is important to notice that we are modern of our time but there is this reference, this symbolism. DSB: Going on the Bilbao I can preface that with a few observations: in the 70’s and 80’s, cultural planning became a buzz word in America. It was economic planning designed around a notion that culture is one of the few things that will bring Americans back to the city, and someone discovered that a blockbuster show made more money that a very famous football team. In other words: art would bring more money to the city than sport. If you’re thinking of building a sports stadium or an art museum, the art museum is a better economic multiplier. And the economists who studied this, a whole lot (you will find economists in Philadelphia who would tell you what money a museum generates and of course the museum uses that to try to get money out of the city) and so that cultural planning has people talking about visitation instead of talking about people. They were trying to work out how many people this cultural resource will attract and the multiplier which means: once people are there, will they stay the night? will the hotels do better? if they’re coming for more than just an afternoon, how many meals will they eat? will they go to restaurants? will they buy a book? So they take that one trip and they see how much money that trip generates. And it’s more than a ball game because the ball game, you just buy a hot dog. So that’s part of the theory that leads up to Bilbao. Because you see the Guggenheim: Thomas Krens (director of the Guggenheim Foundation from 1988 to 2008) has a degree in business:. So he knows all about that multiplier effect so he’s probably talking quite a lot to the city holders in Bilbao saying:” it will bring you money, if you build us this nice museum. It doesn’t matter that you don’t have a collection, we’ll help you with the collection, but if you build this nice facility, it will bring you people here”. Well he may not have ever guessed 122 Appendix of how much that was the case but now having said that, several things have happened: the “copycat syndrome”. Everyone says now: we must have our Bilbao. Franck Gehry said to me: I hate the Bilbao syndrome. He wasn’t thinking of that he just designed his museum. My theory is that the first six will benefit form the Bilbao syndrome, the next ones will be surprised how much money they will loose. Because it is only fashionable for a certain time and then it’s over. It’s also about only one idea: titanium sitting on the water. And it’s pretty, but if you look a second time, what further do you see? So you can see we are very skeptical: it costs a lot of money, very high unit cost for all of that titanium, but doesn’t it in the end, if you don’t find something else new and something else new and something else new? When you have a museum like that, the local population will use it once, and then they will come and show a visitor, maybe once a year, twice a year. But if there isn’t something that regularly changes and makes it interesting for people, they won’t come back and back. The people from France that live across the border, they will say I saw that, I’ll come two years from now. There visitor ship will drop because the people locally won’t support it very much and the people from outside will go to Las Vegas instead or some of the next exciting place so I think that it’s a good thing for the initial impulse for building up a city but, if they don’t follow through with more, it will not help them in the end. CD: And what would be more? DSB: That multiplier effect but also more facility and changing uses of that facility and also some of those people who come to visit maybe they can stay and begin to live there. There are in the remaining jungle of the world, primitive people living in the jungle who see big planes flying over. They know that those planes are bringing untold richness to the people in cities beyond, and their fantasy is of this wealth that is going over their heads and they know that they come down in a an airport so you will see in these jungles clearings, they scratch away the surface and they what looks like a runway and they construct a control tower out of twigs very very pathetic and they pray to these great birds, please descend on to our landing strip and those are called : “cargo cut”, Bilbao is a cargo cut! RV: We have written about the idea of architecture as signage. It’s no longer architecture as space but signage or symbolism. And there is a whole history of that, you can look at the cathedral of course the space is beautiful but also if you look at the facades, it’s like a billboard, if you’re a medieval person, you read all these statues, which saint is next to the other and all that. So there is an enormous amount of information. We look at the beautiful murals of the renaissance but they were essentially signs that were telling stories and by the way, they’re art! But they were really thought to be in terms of their content and their signage. So there is the ideal museum as a loft to accommodate, as we said, flexibility. But then the second point is that the loft on the outside can be a huge signage and that signage can vary over the months because it tells you about the new and the different exhibitions that are being held there. It’s no longer a Greek or a Roman temple revival, from now on it will be a huge billboard which is changing, evolving, with a very significant technology of electronics (as we are in the electronic age and no longer in the industrial age). So it is very important that architecture is more and more becoming less related to interesting form and more related to iconographic surfaces. And that employ new technologies of electronics. DSB: Even our museum (the Philadelphia Museum of Art) has, in the space between the columns, a big sign. When they did an exhibition of our work (in 2001) , between the columns it said: “VSBA” in neon and you could see that up the whole of the parkway as you drive to Philadelphia Museum. Now it’s got the name Frida Kahlo, but it has too many letters so maybe they said “Frida”. AC: You talk about architecture as sign versus a space and we understand very well what it means to you, through out your writings. But that was one thing we were very surprised when we visited your buildings, your mother’s house and your buildings in Princeton, because we found a very refine work on space and on light. RV: You know the horrible American expression: he mimes with his finger the sign: “fuck”. You can’t say “that” (pointing his finger) to space. We’re not saying that to space, we just say that abstract expressionism ideal of architecture as space, it was ok, and we’ve got Le Corbusier, we’ve got a lot of fabulous art, and a worship Le Corbusier, but we’re in an other era now. And the early 123 Annexes modernists went to the American industrial vernacular and said: “oh! the factory is beautiful, let’s learn form that”. Now we can say: “hey, let’s go to the American commercial vernacular, let’s learn form the billboard, let’s learn form this advertising, let’s learn from this architecture, from the age of the information. I’m trying to sell you something, and even that is not so ghastly as people think: these horrible Americans always trying to sell…“ Well what was the church trying to do? It was trying to sell Jesus Christ! What was Louis the 14th trying to do? He was trying to say: “hey, I am the Sun King and you better admire me!” So architecture all along has done that, the ancient Egyptian architecture had hieroglyphs all over, all the columns, the walls they were saying things… So this idea of architecture as communication, as signage, is in a way a continuing vital element in the history of architecture, and it is only recently that we got rid of it and now it’s time to bring it back and to learn. And we can learn, I think, not only from the hieroglyphics, not only from the gothic Christian architecture, but also form the commercial architecture that is quite beautiful and quite wonderful, you drive on the highway between Philadelphia and New York and, first of all you see these old factory buildings that were here. Thomas Hugges was the industrial setter of the world up until World War 1. But you also see these billboards and we are inspired buy that and buy learning from them. CD: You can learn form commercial building but how can you apply this commercial way to all kinds of buildings? To all the buildings which are not trying to say something. RV: Residential buildings don’t do that, but I think that civic building can give you information and can make the community more vital by telling you: “the Mayer of Pittsburg will be here next week to give you a lecture in Independent Square” and all sorts of things of that sort can be communicated on the surfaces of buildings. CD: would you say that the museum is selling you something? RV, Yes, the museum is telling you what’s happening inside, the museums no longer are insignificant, no longer these static collections, there, now sure there are some static collections but there are lots of changes, they are adding to it, they are having temporary exhibitions throughout the country. I think there is so much to communicate besides sign Coca-Cola and I think it did exist in the past and it can exist now. I just think it would be wonderful if billboards told you what’s happening in the community while approaching Philadelphia, say there is a big exhibition at the Philadelphia Museum of Art, a big exhibition at the Pennsylvania Academy of Honor. CD: But now with the new technologies, you don’t need any billboard any more because you have everything in your computer or portable phone. RV: I think you can use this scale and you can use the civic scale. CD: This process comes from the observation of American cities, could you use this process in European projects for instance? RV: Well I think you don’t want to put a big billboard at place de la Concorde. You would have to respect the architecture in place de la Concorde. Well Le Corbusier didn’t say: “tired down Paris”. Oh no, in fact he did say that! But I think it is more what’s happening in the outskirts of the cities. AC: You were saying that at a certain point, culture was a part of a movement back to the city in America. DSB: They were many ways in which people looked at going back to the city and these ways changed. And as we moved away from social concerns, they called social involvement an old “hang up” of the 1960‘s so I’ve been saying, there has to be a way to be socially concerned in the 1970’s, in the 1980’s, you can’t just say forget about all of that but most people were happy to say that was a headache we had and let’s forget about it and the republican governments here where very happy to do that at that time. So that was the time when people began to have other ideas of supporting cities, partly to help low income people but finding the ways in that you could get money and infrastructure and things like that for cities based on the interests that people had and the interests were social concerns at a certain point. And then, when government started pulling out of investing in the city, they started talking about public private partnerships and so the idea would be if government invests one dollar, can 124 Appendix you leverage it? And how can you do that? And so they began to think about cultural planning when you spend a dollar for a museum and it makes people spend another dollar for a restaurant, three in a hotel and so on. So that’s the leverage effect of public private partnership, that’s when cultural programming a cultural planning became very important. There are big economic research firms in America, AD little is one, Economic Resources Association (ERA) is another, there’s a place called the urban land institute (ULI), they could probably give you a list of the major economic planning firms who do among other things analysis for cultural planning. AC: It seems that the museum is becoming a program that is very much involved into the making of a civic space? DSB: They say: “the new cathedral for our age”. RV: On the other hand, I think museum does involve iconographic aspects of architecture, it does involve communication as well as meeting space that’s flexible. It is very much a communication place. AC: Did you experience, from the city point of view, a will of creating an agora like sort of civic space, in opposition of the average sprawling space of the American cities. DSB: We did a plan for Houston Museum of Fine Arts. They own five city blocks in Houston, so we did what we call a campus plan, which meant a plan for there five blocks and how they should use it in relation to the city. And while we were doing this, we said that we would like to put the parking behind the museum because we’re from Philadelphia and the museum should be on the street which is for the pedestrian and you could walk up to it. But for them, a high level of amenity was a nice parking lot that you saw the museum at the end of it and there were your cars nicely welcomed and you get out of the car and you walk to the museum so the parking lot was part of the ritual approach to the museum from their point of view. And there was a church across the road and we said, could the museum buy your parking lot, and you could have your parking at the back where there’s lots of room. And they said: “no we absolutely have to have our cars part of our ritual, of approach to our church”. It was amusing and they said: “you wouldn’t understand this, you’re from Philadelphia”. RV: What is interesting is that in Versailles, the stables are right there in front. DSB: A broader picture: how you think of public space? You see there’s the internet, is that a public space? And once you have a virtual public space, what about the physical public space? When I’ve lived in Los Angeles, I’ve soon become aware of something very wonderful: you do an awful lot of driving by car but you drive to places you want to walk. And there are very walkable places in Los Angeles too. And in a way, some of them could be almost a caricature of public space because there have so many amenities. You know there is also the public-private space: I’ve just written an article called: “On Public Interior Space” (AA files 56, London: Architectural Association Publications, 2007). I answered the questions of a Dutch architect named Maurice Harteveld. And the notion that public space is a system and it includes, as Nolly showed in his famous map of Rome, streets and squares and the inside of churches. Well for us the inside of public sector buildings, but now we get to find that there are some private buildings which have very public spaces in them. For example there’s a big department store in Philadelphia called Wanamaker’s (now Macy’s) and that building has a giant atrium in the middle and it has a very large organ in that space. And at Christmas time, the whole Philadelphia population comes in that space and people play Christmas chorals there. There’s neon all over the tubes of it so you see neon images of angels and there’s this music and half of Philadelphia sitting in that space. But most of it’s got shop fittings, they are selling things in that space and in the very middle of it, is a bronze eagle statue and the meeting place in Philadelphia is that: “I’ll meet you at the eagle at Wanamaker’s”. If you look at the Nolly plan and you try to translate this to LA for example, I imagine you end up having a discontinuous public space. That’s interesting, we’ve made one for Las Vegas, for the strip but we also made one for every campus plan. And for American Nolly plan, you have to have 125 Annexes green space which Nolly didn’t have to have and you have to have parking lots, so you need two more symbols in the American Nolly plan. But when we do a campus plan, we show the buildings, in black, and we show every single pedestrian pathway on that campus in a kind of a pinkie orange colour so you see everywhere were people go. And then within the buildings, we show the major uses like the big lecture halls, they’re called “non dedicated spaces” and you can find them on the computer in most campus. “Non dedicated” means it’s not for the people in the building alone, it’s for the people of the whole campus. They plan the uses of these spaces allowing people who are nearby to use them for their purposes: not only the economics department but if physics is near by and they need a lecture hall they can use that space. So if you put those “non dedicated spaces” and the major corridors, that’s the Inside Public Space and then you’ve got the Outside Public Space and you see a whole pattern. And then I take concepts that come from transportation planning, engineers talk about desire lines, it sounds very romantic but it’s actually this: they have a computerised system they take every person living in a certain district and they learn where they work, say they have a dot for the person’s home and a dot for their work, and they link these dots. Now they begin to see the general desires of where people are going which may follow the train lines of the roads but it may not. And they want to see if there’s a diversion and if they need to construct a new train line or a new road. So we put desire lines over the top of a Nolly map to begin to see where people actually want to go. And that very often leads us for the designs for the buildings that we do. RV: One thing that we should mention as the author of the book “Complexity and Contradiction”. I want to bring up an extremely vivid contradiction that connect with the museums: they are open and becoming more and more civic space to enhance community, meaning and communication, and at the same time, there is one element very much in the exhibition part of the museum is that there has to be security and that is kind of a very interesting architectural element. “Oh please come in but, oh by the way, let’s control and open your bag”. It is one of the most contradictory kind of aspects of architecture. DSB: Our National Gallery Museum had a bomb, it was slid in to a set of radio cassettes or tapes for sale in the shop. Some woman came in there for the IRA and put a little thin thing that looked like a cassette and it exploded, but the engineering planning for security had contained spaces and the explosion went nowhere except in that shop itself. And no one was hurt. You know another interesting thing that we do a lot of is planning buildings with street through them and our museum in London has a street that starts out in Trafalgar Square and it allows for a lot of people to come in before opening and even some of the to shelter from the rain. Now they’re a large crowd and they come into the museum. The first thing that a crowd of people does when they come into a museum is: they stop. So you need a big space on the side for where they all going to stop so we say that entry for a big public institution is the shape of a pretzel: big crowd here, go through a control point and stop here. Then the next thing is they must decide where to go. In that museum, it’s very clear you go up the steps but there is also a route through the elevator and down to the temporary galleries and that space is shapes like the shape of a crowd, it’s a big thing that comes in narrows out, goes two directions like that. RV: It also connects to the shop which is very important and they get a lot of money out of it. DSB: And then the road goes on up. They had something like eighty different schemes and they had a competition with six different architects and god knows what they had, but one of Bob’s brilliant discoveries in that project was the big problem of circulation. The people coming into the extension start at ground level and the people coming from the existing building arrive at the second floor level. And these people all have to start together to do this exhibition so that’s why Bob made that into a stairway so they come and they meet these people in gallery 9. And together they look down a long vista which is a “trompe l’oeil” vista so it looks much longer and they see a painting which has the same shape as the arch of the building. How that happened, god only knows. They found a painting that does that. So you all come in like that then you go this way. That circulation, which is a street, is done in rusticated masonry as if it was a renaissance street. It got engravings on it and if we’d had it our way we would have had engravings up here over the elevator. They put a giant painting there which was very stupid because the painting had no scale at all, although it was 126 Appendix big it had no big scale. Lots of little angels are about this big and you really can’t see them as you come up. CD: In all your buildings, not only in the museums, we noticed that there is always a kind of street inside but the street is never flat. There is always a link with the topographies. DSB: It will be linked to the topography if it can be. In many different ways like the one in Princeton, we discovered (we’ve learn to look at existing campuses): the basement was half way out of the ground. So we load the windows in the basement to make doors, we load the level to get you down to that level, and we got a whole extra ground floor! We use the street going through the basement but it also got to adjust the topography a little outside to make it work but only about three feet. That converted an existing academic building into a campus centre, a campus building with lots of separated little rooms up and above into a place with great big rooms and many ways in. AC: In all the museums that you’ve done, is there some that represent your ideas more than others? DSB: They all represent our ideas, but in different ways because of the different situations. RV: La Jolla very much does very differently from the National Gallery in London. DSB: Yes but they all have the notion of drawing you in and something that has a lot of amenity. I must tell you one other funny story about the National Gallery. I belong to a group called “Architects Designers and Planners for Social Responsibility”, it’s a group that comes and goes because people are like that, socially concerned people are a little bit disorganised. So they do the thing that sociologists taught me is very wrong: they say “for you, architects, every solution you propose is a building. If we have a problem with education you say I will design you a high school. The problem may need better teachers, more money spend on salaries but you want to design a school”. They say to the hammering man that every solution is a nail and, in the same way, to the architect, every problem deserves a building. So this group who are very socially concerned and they ought to know better. They meet to discuss what they will do and they are architects so they design a peace park. So I say if you’re socially concerned, you shouldn’t start with designing a peace park, you should start with thinking about the relation between the real needs of people and when buildings are needed and when they aren’t needed and what else can we do, maybe urbanism but maybe other things. And so having said all of that once you have done that kind of thinking, then go ahead and design a peace park and we have designed one ourselves. And there’s this wonderful picture of the National Gallery in Trafalgar Square and there is a huge demonstration against the war in Iraq of 1990 and it’s just full of red flags against America all over right in front of our building. And that space is used for social demonstrations and I think that’s wonderful. RV: The other thing about museums that is fascinating is more and more, you can’t have windows. With the terrible enfaces on the effect of natural light. And the idea of having to do a building without windows is a great problem. The building we did in Seattle (Settle Art Museum), is sort of an interesting study of building facade that has very few windows. But to make it friendly, it’s very open and full of windows on the ground floor and we have windows on the upper floor, which is where we put the administration and the offices. Then in the main part of the building, in between, we have ornament, because in the late 80’s, ornament was still unheard of and we had explicit ornament. And then we had the hammering man. DSB: They had a field day with that building with critics because Herbert Muschamp, the American architecture critic, said that our Seattle Museum was a ransed building, ransed is what happened when butter goes sour. But it has a philosophy of decoration in that building. It is national at one level: it says SAM, and then its scale slowly reduces and it leads you as an individual into that building, because the little columns, the columnettes as we call them, at the bottom are about the size of a person. They’re a little big bigger than a person but they are very much human scale. So you go from the national scale to the regional to the individual along that facade. So my feeling is that the neo modernists are not modernists, they are post modernists using modernist style but we are the true modernists and we are modernists because we have a great 127 Annexes affection and respect for the concept of function. And the neo modernists say that “function was a boring old thing of the modernists, we are not interested in function”. We say that we are centrally interested in function. But now we’re updating the notion of function to include communication for example. To include the fact that the first program of a building is not the last program. If you look at a house in Venice, it may be from the 12th century, it has had uses ever since then, and it has managed to accommodate many different functions. So function has to be thought of not only the first program or the second or the third but the possibility of 100 years from now and so on. So updating the definition of function you could think of function as public and private, street and uses, various different ways, we say we do land use and transportation planning inside our buildings. We take economic concepts and we relate them to function. The economic concept of gravity and potential are for us a great deal as architects and we use all that. In many ways we work with function but not just the way Gropius would have defined function and then we do it for moral reasons but we also do it for aesthetic reasons and by that I mean like the brutalists, if you’re working hard on a building and you really find a strong direct solution to your problem, and you look at it and you think: “this is impossibly ugly. It is so ugly, I don’t know what to do with it!” We say: “live with it”. Because it may be that it’s a new beauty that’s trying to emerge, and so we are functionalists in that sense for aesthetic reasons. They have invented something and, first of all, I think they have lost the sense of scale. There was a German architect who came to visit us. He was a nice guy but his buildings, I had to call them, were fascists. Now he had a picture of fascist buildings as being neoclassical, but to us big buildings with no scale, lobbies that are so big that everyone will always seem dwarfed in them, those are fascists to us. So his buildings were fascists in my terms and they had no sense of this crowd going through, the shape of the crowd and how you accommodate it. I mean getting smaller when it’s private uses and getting bigger when it’s for bigger uses, all that kind of things, he didn’t think of that as functionalist. And then to deal with their problem of border, they invent what I call sloop, the building goes this way and then it goes that way, there’s a great point out over a street this way, and those are the buildings that the clients eventually go crazy of because they can’t use them. RV: They’re designing sculpture, they’re not designing shelter. And I think the museum as a shelter. DSB: And again it’s not moral to set up the prize of your building for reasons like that, in the kind of society we live in where there are better uses for the money. RV: There’s also an issue in the museum to employ a signature architect. I made a study a while ago and out of 50 museums being built in the United States, half of them are from foreign architects. 128 Fiches musées I Museums sheets 129 01 New Museum I New York City I NY name New Museum 130 architect SANAA year 2007 surface building : 58 000 sqft gallery space : 13 000 sqft price 35 M$ Level 6 Level 7 Level 3 Level 4 Level 5 Level -1 Level 1 Level 2 131 02 MoMa I New York City I NY name Museum of Modern Art expansion 132 architect Yoshio Tanigushi year 1997-05 surface building : 630 000 sqft gallery space : 125 000 sqft price 425 M$ 133 03 PS1 I New York City I NY name MoMa PS1 134 architect Frederick Fisher & Partners year 1995-97 surface building : 145 000 sqft + outdoor space price 04 Folk Art Museum I New York City I NY name American Folk Art Museum architect T.Williams & B.Tsien year 2001 surface building : 30 000 sqft price 135 05 Museum of Art and Design I New York City I NY name Museum of Art and Design 136 architect Allied Works year 2008 surface building : 54 000 sqft gallery space : 14 000 sqft price 90 M$ 06 Morgan Library I New York City I NY name Morgan Library Expansion architect Renzo Piano BW year 1999-05 surface building : 75 000 sqft price 106 M$ 137 07 Dia Beacon I Beacon I NY name Dia Beacon 138 architect Robert Irwin year 2003 surface building : 240 000 sqft price 57 M$ 08 Philadelphia Museum of Art I Philadelphia I PA name Philadelphia Museum of Art: Perelman Building architect Gluckman & Mayner year 2007 surface renovation : 114 000 sqft addition : 59 000 sqft price 90 M$ 139 09 Corcoran Gallery of Art I Washington I DC name Corcoran Gallery of Art 140 architect Frank Gehry year abandonned surface building : 275 000 sqft price 10 American Art Museum I Washington I DC name National Portrai Gallery and American Art Museum : Roof of the Courtyard architect Foster & Partners year 2007 surface 28 000 sqft price 63 M$ 141 11 Wexner Center for the Arts I Columbus I OH name Wexner Center for the Arts 142 architect Peter Eisenmann year 1983-89 surface price building : 140 000 sqft 43 M$ gallery space : 12 000 sqft 143 12 Rosenthal Center for Contemporary Art I Cincinnati I OH name Rosenthal Center for Contemporary Art 144 architect Zaha Hadid year 2003 surface building : 82 265 sqft gallery space : 16 441 sqft price 34 M$ 145 13 Hunter Museum I Chattanooga I TN name Hunter Museum of American Art 146 architect Randall Stout year 2005 surface building : 16 000 sqft price 22 M$ 14 Shaw Center for the Arts I Baton rouge I LA name Shaw center for the arts architect Scwartz & Silver year 2005 surface building : 17 000 sqft price 35,7 M$ 147 15 High Musuem I Atlanta I GA name High Musuem of art 148 architect Renzo Piano year 2005 surface building : 177 000 sqft price 178 M$ name High Musuem of art architect Richard Meier year 1983 surface building : 135 000 sqft price 28 M$ 149 16 Menil Collection I Houston I TX name Menil Collection 150 architect Renzo Piano year 1982-87 surface building : 100 000 sqft gallery space : 24 000 sqft price 24 M$ 151 17 CY Twombly Gallery I Houston I TX name CY Twombly Gallery 152 architect Renzo Piano year 1992-95 surface building : 9 350 sqft price 4.2 M$ 18 Byzantine Fresco Chapel I Houston I TX name Byzantine Fresco Chapel architect François de Menil year 1996 surface building : 4 000 sqft price 153 19 Museum of Fine Arts I Houston I TX name Museum of Fine Arts Extension 154 architect Mies Van Der Rohe Raphael Moneo year 1958 1999 surface building : 197 500 sqft gallery space : 57 020 sqft price 63 M$ 155 20 Nasher sculpture Center I Dallas I TX name Nasher sculpture Center 156 architect Renzo Piano year 1999-03 surface building : 55 000 sqft gallery space : 10 000 sqft price 70 M$ 157 21 Modern Art Museum I Fort Worth I TX name Museum Art Museum 158 architect Tadao Ando year 1997-02 surface building : 153 000 sqft gallery space : 53 000 sqft price 159 22 The McNay I San Antonio I TX name The McNay: Jane and Arthur Stieren Center for Exhibitions 160 architect Jean-Paul Viguier year 2006-08 surface building : 45 000sft gallery space : 14 000sft price 50.8 M$ 23 Chinati Foundation I Marfa I TX name Chinati foundation architect Donald Judd year 1972-94 surface price building : 156 000 sqft undisclosed 161 24 Phoenix Art Museum I Phoenix I AZ name architect Phoenix Art Museum: expansion 2 Williams & Tsien expansion 3 expansion 2 162 year 1991-96 2001-04 expansion 3 surface 85 000 sqft 43 000 sqft price 25 M$ 41.2 M$ 25 Scottsdale Museum of Contemporary Art I Scottsdale I AZ name architect Scottsdale Museum Will Bruder of Contemporary Art year 1996-99 surface building : 18 500sft gallery space : 14 000sft sqft price 2 M$ 163 26 Museum of Contemporary Art I San Diego I CA name Museum of Contemporary Art San Diego, Downtown 164 architect Gluckman & Mayner year 2007 surface building : 27 680 sqft gallery space : 14 000 sqft price 9.75M$ 27 Museum of Contemporary Art I La Jolla I CA name Museum of Contemporary Art San Diego, La Jolla architect year Venturi-Scott Brown 1996 surface building : 52 000 sft gallery space : 10 000 sqft price 6.18 M$ 165 28 Getty Center I Los Angeles I CA name Getty Center 166 architect Richard Meier year 1984-97 surface building : 945 000 sqft gallery space : 396 000 sqft price 1.2 Billion$ 29 Getty VIlla I Los Angeles I CA name Getty Vila architect Machado & Silvetti year 2006 surface villa : 30 000 sqft new building : 76 000 sqft price 275 M$ 167 30 LACMA I Los Angeles I CA name Los Angeles County Museum of Art expansion 168 architect Renzo Piano year 2008 surface new glleries: 60 000 sqft price 156 M$ 31 Pasadena Museum of California Art I Pasadena I CA name Pasadena Museum of California Art architect MDA Johnson Favaro year 2002 surface building : 30 000 sft gallery space : 8 000 sqft price 3.2 M$ 169 32 De Young I San Francisco I CA name De Young Museum 170 architect Herzog & De Meuron year 199-05 surface price building : 293 000 sqft 202 M$ gallery space : : 96 000 sqft 171 33 Museum of Modern Art I San Francisco I CA name Museum of Modern Art 172 architect Mario Botta year 1992-95 surface price building : 225 000 sqft 225 M$ gallery space : 50 000 sqft 173 34 Contemporary Jewish Museum I San Francisco I CA name Contemporary Jewish Museum 174 architect Daniel Libeskind year 2008 surface building : 63 000 sqft gallery space : 11 700 sqft price 47.5 M$ 35 Guggenheim Museum I Las Vegas I NA name Guggenheim Las Vegas architect OMA-Rem Koolhaas year 2001 Closed surface building : 63 700 sqft gallery space : 6 000 sqft price 25 M$ 175 36 Denver Art Museum I Denver I CO name Denver Art Museum Expnasion 176 architect Gio Ponti-J.Sudler Daniel Libeskind year 1971 1992-95 surface building : 146 000 sqft gallery space : 53 000 sqft price 75 M$ 177 37 MOCAD I Denver I CO name Museum of contemporary art Denver 178 architect David Adjaye year 2004-07 surface building : 27 000 sqft price 16.3 M$ 179 38 American Heritage Center I Laramie I WY name American Heritage Center and Art Museum 180 architect Antoine Predock year 1986-93 surface price 39 Utah Museum of Fine Arts I Salt Lake City I UT name Utah Museum of Fine Arts architect Machado & Silvetti year 2000 surface 74 000sqft price 15 M$ 181 40 Henry Art Gallery I Seattle I WA name Henry Art Gallery 182 architect Gwathmey-Seagel year 1993-97 surface building : 30 000 sqft price 24 M$ 41 SAM I Seattle I WA name Seattle Art Museum Expansion architect Venturi Scott Brown Allied Works year 1991 2007 surface building : 268 000sft price 86 M$ 183 42 Olympic Sculpture Park I Seattle I WA name Olympic Sculpture Park 184 architect Weiss & manfredi year 2007 surface Park : 9 acres price 85 M$ 185 43 Bellevue Art Museum I Seattle I WA name Bellevue Art Museum 186 architect Steven Holl year 1997-01 surface building : 36 000 sqft gallery space : : 18 540 000 sqft price 23 M$ 187 44 Tacoma Art Museum I Tacoma I WA name Tacoma Art Museum 188 architect Antoine Predock year 1997-03 surface building : 50 000 sqft gallery space: 12 000 sqft price 22 M$ 45 Tacoma Museum of Glass I Tacoma I WA name Tacoma Museum of Glass architect Arthur Erickson year 2002 surface building : 75 000sqft gallery space: 13 000 sqft price 48 M$ 189 46 Walker Art Center I Minneapolis I MN name Walker Art Center expansion 190 architect Herzog & de Meuron year 2005 surface building : 130 000 sqft gallery space : : 110 000 sqft price 67 M$ 191 47 Weisman I Minneapolis I MN name Frederick Weisman Museum 192 architect Frank Gehry year 1990-93 surface building : 47 300 sqft gallery space : 12 000 sqft price 15 M$ 48 Museum of Contemporary Art I Chicago I IL name Museum of Contemporary Art Chicago architect Joseph Paul Kleihues year 1991-96 surface price 193 49 Art Institute I Chicago I IL name architect Expansion of the Art Institute of Renzo Piano Chicago 194 year 2009 surface building : 260 000 sqft gallery space : 64 000 sqft price 200 M$ 50 Spertus Museum I Chicago I IL name Spertus Museum architect Krueck and Sexton year 2007 surface building : 155 000 sqft price 39 M$ 195 51 Milwaukee Art Museum I Milwaukee I WI name Milwaukee Art Museum Expansion 196 architect Calatrava year 2001 surface building : 142 000 sqft gallery space : 10 000 sqft price 130 M$ 197 52 Figge Art Museum I Davenport I OH name Figge Art Museum 198 architect David Chipperfield year 2005 surface building : 100 000 sqft gallery space : : 20 600 sqft price 46.9 M$ 53 Des Moines Art Center I Des Moines I IN name Des Moines Museum of Art: expansion 1 expansion 2 architect I.M. Pei Richard Meier year 1965 1982-84 surface price 199 54 Nelson Atkins Museum I Kansas City I KS name Nelson Atkins Museum. Bloch Building 200 architect Steven Holl year 1999-07 surface building : 394 000 sqft addition : 160 000 sqft price renovation: 100 M$ new building: 100 M$ 201 55 Nerman Museum of Contemporary Art I Overland Park I KS name Nerman Museum of Contemporary Art 202 architect year Kyu Sung Woo 2007 surface price building : 41 600 sqft 100 M$ gallery space : 12 000 sqft 100 M$ 56 Pulitzer Foundation I Saint Louis I MO name Pulitzer Fondation for the Arts architect Tadao Ando year 1992-97 surface building : 27 000 sqft gallery space : 11 450 sqft price 17 M$ 203 57 Contemporary Art Museum I Saint Louis I MO name Saint Louis Contemporary Art Museum 204 architect Allied Works year 2003 surface building : 27 000 sqft price 8 M$ 58 Saint Louis Art Museum I Saint Louis I MO name Saint Louis Art Museum expansion architect David Chipperfield year 2008-11 surface building : 224756 sqft gallery space : 82 452 sqft price 125 M$ 205 59 Institute of Arts I Detroit I MI name The Detroit Institute of Arts 206 architect year Michael Graves 2003 surface price building : 57 650 sqft 158.2 M$ gallery space : 31 682 sqft 60 Museum of Contemporary Art I Detroit I MI name Museum of Contemporary Art Detroit architect Andrew Zago year 2006 surface building : 20 000 sqft price 17 M$ 207 61 Cranbrook Academy of Art I Cranbrook I MI name Studio Addition for Cranbrook Academy of Art 208 architect Raphael Moneo year 1991-02 surface building : 34 420 sqft price 8 M$ 62 University of Michigan Museum of Art I Ann Arbor I MI name University of Michigan Museum of Art expansion architect Allied Works year 2006-08 surface building : 53 000 sqft price 35.4 M$ 209 63 Cleveland Museum of Art I Cleveland I OH name Cleveland Museum of Art 210 architect Raphael Vinoly year in progress surface price 64 Akron Art Museum I Akron I OH name Akron Art Museum architect Coop Himmelb(l)au year 2007 surface building : 63 300 sqft gallery space : 23 300 sqft price 35 M$ 211 65 Glass Pavillion I Toledo I OH name Toledo Museum of Art : Glass Pavillion 212 architect SANAA year 2001-06 surface building : 76 000 sqft price 30 M$ 213 66 Corning Museum of Glass I Corning I NY name architect Corning Museum of Glass Smith & Miller 214 year 1995-99 surface building : 49 400 sqft including Glass market : 18 000 sqft price 65 M$ 67 Clark Institute I Williamstown I MA name Clark Institute. Stone Hill Center architect Tadao Ando year 2008 surface building : 32 000 sqft gallery space : 100 000 sqft price 32 M$ 215 68 MASS MOCA I North Adams I MA name Massachussets Museum of Contemporary Art 216 architect Bruder-Cott year 1992-99 surface building : 178 500 sqft gallery space : 100 000 sqft price 31.4 M$ 69 Peabody Essex Museum I Salem I MA name Peabody Essex Museum architect Moshe Safdie year 2003 surface building : 110 000 sqft price 125 M$ 217 70 Isabella S. Gardner Museum I Boston I MA name Expansion of the Isabella S. Gardner Museum 218 architect Renzo Piano year 2010 surface building : 60 000 sqft price 71 Fogg Museum I Boston I MA name Harvard Art Center: Fogg Museum renovation architect Renzo Piano year 2008-10 surface building : 15 000 sqft price 219 72 ICA I Boston I MA name Boston Institute of Contemporary Art 220 architect Diller & Scofidio + Renfro year 2006 surface building : 65 000 sqft gallery space : 18 000 sqft price 62 M$ 73 Museum of Fine Art I Boston I MA name Museum of Fine Art expansion architect Foster and Partners year 2010 surface building : 133 500 sqft price 62 M$ 221 222 Carnets I Sketchbooks 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 Bibliographie I Bibliography 243 Bibliographie Les titres qui suivent sont les lectures qui ont accompagné notre périple (dans le coffre de notre voiture) ainsi que les ouvrages dans lesquels nous avons puisé des documents iconographiques concernant les musées. Il ne s’agit pas d’une bibliographie exhaustive sur les musées d’art américains. AUTHOR Baker Geoffrey Banham Reyner TITLE Antoine Predock EDITOR Architectural monographs n°49, Academy editions Los Angeles: the Architecture of Four University of California Ecologies Press Banham Reyner Scenes in America deserta Peregrine Smith Books Banham Reyner Barker Emma The Architecture of the Welltempered Environment Contemporary cultures of display The University of Chicago Press Yale University press Brawne Michel Buttiker Urs Caruso Laura Cohen Jean Louis Kimbell Art Museum Louis Kahn : Light and space Denver art Museum Los Angeles Phaidon Birkhauser Scala publishers Institut Français d’Architecture Flammarion, EHESS Cohen Jean-Louis, Américanisme et modernité, l'idéal Damisch Hubert américain dans l'architecture, (colloque, Paris, octobre 1985) Cohen Jean-Louis Scènes de la vie future, l'architecture européenne et la tentation de l'Amérique, 1893-1960, (catalogue d'exposition) Collins Brad Antoine Predock Architect Davis Mike City of Quartz: Los Angeles, capitale du futur De Long David G., Frank Lloyd Wright and the Living Cohen Jean-Louis City Donnat Olivier New York Paris 1994 2000 Skira Milan 1998 Paris 2003 Berlin 2007 Milano 2007 Architecture et musée : actes du colloque organisé au Musée royal de Mariemont les 15 et 16 janvier 1998 Steven Holl architetto A guide to Contemporary Architecture in America: Volumes 1 & 2 Frank Gehry, Architect Guasch Anna Maria, Zulaika Joseba Hasegawa Yuko Learning from the Bilbao Guggenheim 244 La Renaissance du livre Bruxelles 2001 Electa TOTO Shuppan Milan Tokyo Guggenheim Museum Publication Center for Basque Studies, University of Nevada Electa New York 2002 20052006 2004 Reno 2005 Milan 2005 Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa SANAA Philip Johnson Architecture 1949-1965 Holt, Rinehart and Winston ARCHITECT Predock MUSEUM CITY American Heritage Center Laramie Kahn Kahn Libeskind Kimbell Art Museum Center for British Arts Denver Art Museum Predock American Heritage Center Laramie Ando Pulitzer Foundation Modern Art Museum Saint Louis Fort Worth Holl Bellevue Art Museum Seattle Sanaa New Museum Glass Pavilion Amon Carter Museum Sheldon Memorial Museum Pre-Columbian Museum of Modern Art New York Toledo Fort Worth Lincoln Washington New York Fort Worth New Heaven Denver 1992 Rizzoli La Découverte/ Poche Foulon PierreJean (coordination de la publication) Frampton Kenneth Fuchigami Masayuki Gehry Frank Holl Steven, Questions of perception: Pallasmaa Juhani, phenomenology of architecture Perez-Gomez Alberto Ingersoll Richard Sprawltown : looking for the City on Its Edges Jaunain Serge Les musées en mouvements: nouvelles conceptions, nouveaux publics Kaiser Kay The architecture of Gunnar Birkerts Kline Lara (project Bold Expansion, The Nelson-Atkins manager) Museum of Art: Bloch Building Kubo M., Hwang I. Desert America: territory of Paradox Paris 1995 Esposito Antonio Hitchock, HenryRussel Berkeley/ 1971 Los Angeles/ London Chicago 196984 Salk Lake 1982 City New Heaven/ 1999 London London 1992 Basel/Boston 1993 London 2006 Paris 2004 Flammarion / Centre Paris/ canadien d'architecture Montréal Regards croisés sur les pratiques La Documentation culturelles Française Young Americans New architecture in DOM Publishers the USA Tadao Ando Motta architettura Engelhorn Beate CITY YEAR Great Britain 1997 New York/ 1966/19 Johnson Chicago/ 97 San Francisco William Stout Publishers San Francisco 2006 / A+U Princeton Architectural Press Edition de l’Université de Bruxelles AIA press Scala Publishers Actar New York 2006 Bruxelles 2000 Washington London 1989 2007 Barcelona 2006 Birkerts Holl Contemporary Art Museum Houston Nelson-Atkins Kansas City Bibliography The titles below are the readings that accompanied our journey (in the trunk of our car) and the books and magazines in which we drew iconographic documents concerning museums. It is not a comprehensive bibliography on American art museums. Leighton Chase John Levine Neil LA 2000+ new architecture in Los Angeles The architecture of Frank Lloyd Wright Usonia ou le mythe de la ville-nature américaine Joseph Paul Kleihues : Themes and projetcs Museums for the 21st century Birkauser / Verlag Basel / Berlin 1996 Editorial Gustavo Gili Barcelona 2003 Expanding the Center Andrew Blauvelt Minneapolis 2005 Multiple Eisenman Architect Stephen Dobney Mulgrave 1995 Multiple Multiple Multiple Peter Eisenman Recent projects Steven Holl : Architecture spoken Henry Art Gallery Idea Books Rizzoli Rockport publishers Amsterdam New York Gloucsester 1989 2007 1999 Multiple Arata Isozaki : architecture 1960-1999 Rizzoli New York 1990 Multiple David Adjaye: Making public buildings London 2006 Wexner Center Arnoff Center Eisenman Arnoff Center Holl Nelson Atkins Gwathmey & Henry Art Gallery Siegel Isozaki The Museum of Contemporary Art Adjaye Museum of Modern Art Multiple Richard Meier Museums New York 2006 Maier Multiple Multiple The architecture of Yoshio Taniguchi The Salomon R Guggenheim Museum Maumi Catherine Mesecke Andrea Montaner Josep Maria Multiple Monacelli press New York 2006 Princeton architectural Princeton press Editions de la Vilette Paris 1996 Thames and Hudson (Peter Allison) Rizzoli Wright Guggenheim Museum Kleihues Museum of Contemporary Chicago Art Herzog & de Meuron Eisenman Walker Art Center 2008 Calatrava Kahn Breuer Center for British Arts Whitney Museum New Heaven New York The Detroit Institute of Arts Detroit Moneo Museum of Fine Arts Houston Smith & Miller Glass Center Corning Newhouse Victoria Towards a new museum New York Newhouse Victoria Renzo Piano Museums Monacelli Press New York 19982006 2007 Piano Polano Sergio Poulot Dominique Prown Jules Papachristou Tician Rasse Paul Santiago Calatrava : Opera completa Musée et Muséographie Yale Center for British Arts Marcel Breuer: new buildings and projects Les musées à la lumière de l’espace public The Un-private house Louis Kahn, complete Works Michal Graves Buildings and project 1995-2003 Les musées d’art américains : une industrie culturelle 4 Museums Electa La découverte Yale University Praeger Publishers 1996 2005 1977 1970 L’Harmattan Milan Paris New Heaven New York / Washington Paris MoMA Westview Press Rizzoli New York Boulder New York 1999 1977 2003 L’Harmattan Paris 2000 Axel Menges 2004 L’image et les musées Stuttgart/ London Paris Champs visuels n°14, l’Harmattan Princeton architectural New York press Bulfinch press Boston/ New York/ Toronto The MIT Press Cambridge / London Between spaces : Smith- Miller + Hawkinson Tzonis Alexandre, Architecture in North America since Lefaivre Liane, 1960 Diamomd Richard Venturi Robert, Learning from Las Vegas Scott Brown D., Izenour Steven Wright Gwendolyn USA: modern architectures in history Reaktion Books London Denver Houston Houston Dallas Atlanta New York Chicago Boston Los Angeles Milwaukee Taniguchi Wright Tobelem JeanMichel (sous dir.) Turner Judith Los Angeles Menil collection CY Twombly Gallery Nasher Sculpture Center High Museum expansion Morgan Library expansion Art Institute exp. Isabella Gardner exp. Lacma expansion Milwaukee Art Museum 1999 1994 Thorne Martha Columbus Cincinnati Cincinnati Kansas City Seattle Atlanta Des Moines Dallas Los Angeles Los Angeles New York New York New York New York Selbach Gérard Minneapolis High Museum of Art Des Moines Art Center Rachofsky House Museum of TV and Radio Getty Center MOMA extension Guggenheim Abrams Guggenheim museum publications Monacelli Press Riley Terence Ronner Sanin Francisco New York 1999 Avril 2000 2000 Kahn Graves 1995 1977 2008 245 Bibliographie MAGAZINE Architectural Architectural Architectural Architectural Record Record Record Record Architectural Record Architectural Record TITLE OR ARTICLE The National Gallery of Art CITY New York New York New York Museum Mania: a critical look behind the New York scenes New York New York YEAR Aug. 1978 Jan. 1997 June 1997 Jan. 2004 ARCHITECT Pei Williams + Tsien Williams + Tsien Allied Works MUSEUM The National Gallery of Art Phoenix Art Museum Phoenix Art Museum Contemporary Art Museum CITY Washington Phoenix Phoenix Saint Louis June 2005 Nov. 2005 Schwartz & Silver H & de Meuron Chipperfield Randall Stout Diller & Scofidio Machado & Silvetti Shaw Center for the Arts De Young Museum Figge Art Museum Hunter Museum Institute of Contemp. Art Provincetown Art association+ Museum Museum residences Museum of Contemporary Art San Diego Olympic Sculpture Park National Portrait Gallery Phoenix Art Museum Museum of Contemporary Art New museum Saint Louis Art Museum ICA Moma expansion Folk and Art Museum Getty Center Cincinnati Art Museum Akron Art Museum Guggenheim Las Vegas Milwaukee Art Museum Nasher Sculpture Center Harvard Art Museum Atlantic Center Twombly annex / Menil collection S.F. Museum of Modern Art Getty Center ICA Akron Art Museum Denver Art Museum Glass Pavillon Milwaukee Art Museum Rosenthal Center PS1 MOMA Akron Art Museum Museum of Contemporary Art De Young Museum Walker Art Center Museum of Fine Arts Studio Addition for Cranbrook Academy of Art F.R Weisman Museum Experience Music Project Corcoran Gallery of Arts Figge Art Museum Glass Pavilion Baton Rouge San Francisco Davenport Chattanooga Boston Provincetown Architectural Record New York Mar. 2007 Architectural Record Architectural Record New York May 2007 New York June 2007 Architectural Record Architectural Record Museums After Bilbao New York July 2007 New York Mar. 2008 Libeskind Gluckman & Mayner Weiss & Manfredi Foster & Partners Williams+Tsien Adjaye Sanaa Allied Works Diller & Scofidio Taniguchi Williams + Tsien Meier Zaha Hadid Coop Himmelb(l)au Koolhaas Calatrava Piano Piano Rose Piano Architectural Review Architecture Architecture Architecture Architecture A+U A+U London New York New York New York New York Tokyo Tokyo Jan. 2004 Sept. 2006 Jan. 1994 Feb. 2006 Feb. 1996 Aug. 2003 Jan. 2002 A+U Tokyo Sept. 2001 A+U Tokyo Nov. 1995 AV Monographs n°69-70 AV Monographs n°122 Madrid Madrid 1998 Nov. 2006 AV Monographs n°121 AV Monographs n°96 Bauwelt n°94 Casabella n°673-674 Casabella n°760 Domus n° 739 EL Croquis n°129/130 Madrid Madrid Berlin Milano Milano Herzog & de Meuron 2002-2006 Madrid EL Croquis n°98 Raphael Moneo 1995-2000 Madrid Botta Meier Diller & Scofidio Coop Himmelb(l)au Libeskind 2006 Sanaa 2002 Calatrava Aug. 2003 Hadid Dec.99-jan.00 Fisher Nov. 2007 Coop Himmelb(l)au May-June 92 Kleihues 2006 Herzog & de Meuron 2000 Moneo Madrid 2006 Gehry 2004 2005 Chipperfield Sanaa El Croquis n°78-93-108 David Chipperfield Madrid Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa SANAA Madrid 1998-2004 Steven Holl 1984-2003 Madrid 2003 Holl El Croquis n°20+64+98 Raphael Moneo: 1967-2004 Madrid 2004 GA Document n°91 GA Document n°94 Tokyo Tokyo June 2006 Nov. 2006 GA Document n°70 GA Document n°89 Tokyo Tokyo July 2002 Dec. 2005 GA Document n°58 GA Document n°95 GA Document n°69 Tokyo Tokyo Tokyo April 1999 Feb. 2007 Apr. 2002 EL Croquis n°45+74-75+117 Franck Gehry 1987-2003 El Croquisn°120 El Croquis n°n21 122 246 Bellevue Arts Museum Nelson-Atkins Moneo Studio Addition for Cranbrook Academy of Art Piano Chicago Art Institute exp. Libeskind Denver Art Museum Williams + Tsien Phoenix Art Museum Piano Nasher Scupture Center Piano High Museum Herzog & Meuron Walker Art Center Ando Pulitzer Foundation Diller & Scofidio ICA Coop Himmelb(l)au Akron Art Museum Denver San Diego Seattle Washington Phoenix Denver New York Saint Louis Boston New York New York Los Angeles Cincinnati Akron Las Vegas Milwaukee Dallas Boston Florida Houston San Francisco Los Angeles Boston Akron Denver Toledo Milwaukee Cincinnati New York Akron Chicago San Francisco Minneapolis Houston Cranbrook Minneapolis Seattle Washington Davenport Toledo Seattle Kansas City Cranbrook Chicago Denver Phoenix Dallas Atlanta Minneapolis Saint Louis Boston Akron Bibliography GA architect n°16 Praxis n°4 Praxis n°7 Space and design Space and design 2G Tadao Ando: 1994-2000 Landscapes Tokyo 2000 Cambridge 2002 Cambridge 2005 Tokyo Sept. 1975 Tokyo Dec. 2006 Barcelona Jan. 1999 Ando Pulitzer Foundation Weiss & Manfredi Olympic Sculpture Park Sanaa New museum Glass Pavilion Piano High+ Nasher+ Chicago Fisher Dia Beacon Birkerts Contemporary Art Museum Machado & Silvetti Getty Villa Williams + Tsien Phoenix Art Museum Museum of American Folk Art Saint Louis Seattle New York Toledo Atlanta Beacon Houston Los Angeles Phoenix New York 247 Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidées dans l'élaboration de ce travail: les membres du comité de la bourse Delano-Aldrich /Emerson: Alan Schwartzman, dont l'aide a été plus que précieuse, Robert Gatje, Wladimir Mitrofanoff, Bartholomew Voo rsanger; Mary Felber, la directrice des échanges de l'AIA. Un grand merci aux personnes qui nous ont donné de leur temps et transmis leurs expériences en matière de musées: Eric Amel, qui nous a guidé dans le Walker Art Center; Richard Flood, le directeur du New Museum à New York; Dana Knapp, la directrice en charge du projet d'extension du NelsonAtkins Museum of Art; Michael Monroe, le directeur du Bellevue Arts Museum; ainsi que Denise Scott Brown et Robert Venturi. Ces remerciements s'adressent également à ceux qui nous ont, par leur générosité, permis de réaliser ce périple: nos familles évidemment, Ann et Christopher Smeall pour leur aide, leur accueil et leur incroyable prêt de voiture; Danièlle Deverin pour son éternel soutien et son amitié; Wendy Kates et Marty Schain pour nous avoir fourni le plus beau des abris; Czerena Patel pour sa générosité sans limites; Susan et Hank Savitch, Ariel Hart, Marianne Reiner et Kacey Caputo, Grégoire Vion, qui nous ont accueillis. Merci enfin à Andrew Smeall pour sa relecture indispensable. Chloe Duflos and Augustin Cornet would like to thank everyone who helped in the preparation of this work: the committee members of the Delano and Aldrich /Emerson Fellowship: Alan Schwartzman, whose help has been more than valuable, Robert Gatje, Wladimir Mitrofanoff, Bartholomew Voorsanger, Mary Felber, scholarship programs director of the AIA. Thank you to those who gave us their time and their experiences in museums: Eric Amel, who guided us through the Walker Art Center; Richard Flood, director of the New Museum in New York; Dana Knapp, director of planning at the Nelson-Atkins Museum of Art; Michael Monroe, director of the Bellevue Arts Museum; Denise Scott Brown and Robert Venturi. Our thanks go also to those who have, through their generosity, made this journey possible: our families, Ann and Christopher Smeall for their help, hospitality and incredible car loan; Danièlle Deverin for her everlasting support and friendship; Wendy Kates and Marty Schain for providing us the most beautiful shelter; Czerena Patel for his boundless generosity; Susan and Hank Savitch, Ariel Hart, Marianne Reiner and Kacey Caputo, Grégoire Vion, who welcomed us. Finally, thank you to Andrew Smeall for his essential review. 248 MUSEUMTOUR 08 New art museums in United States Chloé Duflos & Augustin Cornet